Filmy obowiazkowe doc id 170161 Nieznany

background image

FILMY OBOWIĄZKOWE



1.NARODZINY NARODU:

Reżyseria: David Wark Griffith
Scenariusz: David Wark Griffith, Frank Woods
Na podstawie: książki Thomasa Dixona Człowiek klanu i na motywach powieści Lamparcia skóra
Zdjęcia: Billy Bitzer
Scenografia: David Wark Griffith
Kostiumy: Robert Goldstein
Montaż: David Wark Griffith, James Smith
Produkcja: Biograph, USA
Rok produkcji: 1915
Obsada: Lillian Gish, Henry B.Walthall, Mae Marsh, Ralph Lewis, Donald Crisp

Premiera odbyła się 8 lutego 1915

Epopeja o wojnie domowej

Trwa 3 godziny

Dzieli się na cztery części:

1.

Prolog szkicuje historię handlu niewolnikami i ruchu przeciwko niewolnictwu.

2.

Część pierwsza przedstawia wojnę domową z 1861 między Północą a Południem, aż do
zamordowania Lincolna w 1865.

3.

Druga część traktuje o okresie „rekonstrukcji” ( tj. odbudowy pokonanego Południa) oraz o
żyjących tam białych usiłujących utrzymać swą dominującą pozycje nad niewolnikami.

4.

Epilog sławi ponowne umocnienie się stanów południowych jako „narodziny narodu”. W
historyczne losy wplecione są losy dwóch rodzin: Stonemanów z Pensylwanii i Cameronów z
południowej Karoliny. Wojna rozdziela obie rodziny

Reżyser jednoznacznie opowiada się za białymi południowcami. Czarni ukazani są jako ludzie
kierujący się instynktem, którzy winni być poskromieni. Prowadzi to do antyrasistowskich
protestów i do masowych kontrowersji w całym kraju.

Wielowarstwowa akcja, dzięki cięciom i starannej technice montażu, nadaje treści sugestywną,
odpowiadającą jej formę rytmiczną. Dla scen bitewnych np. typowe są zarówno zmiany ujęć,
panoramowania, jak i przejścia od skrajnych planów ogólnych do półzbliżeń, zbliżeń, i detali

Film zachwyca różnorodnością elementów narracji i mnogością pionierskich rozwiązań.
Najważniejsze z nich to:

a.

Unaocznienie i usankcjonowanie roli montażu- demonstracja, że film nie tylko może ale
powinien się na nim opierać

b.

Odkrycie skali planów zdjęciowych- od detalu do planu ogólnego- ujawniających
ekspresje dramaturgiczną swojej zmienności

c.

zdynamizowanie opisu przez filmowanie jednej sceny z kilku ustawień kamery i
szybkie panoramy

d.

długość każdego ujęcia została dopasowana do jego nastroju; montaż podlega dwóm
podstawowym zasadom: kontrastowi ( spokój domu i zgiełk bitwy) oraz rozwojowi
równoległemu ( przebitki w końcowej kulminacji na chatę oblężona przez Murzynów i
jeźdźców spieszących z odsieczą

e.

podział na poszczególne sekwencje został dokonany przy pomocy ściemnień, rozjaśnień
i efektu przesłony irysowej

Wydarzenia przedstawione są z zewnątrz, a także z punktu widzenia indywidualnych przeżyć
poszczególnych żołnierzy.

Sceny bitewne Griffith realizował z pieczołowitością dowódcy

Dzieło o ogromnym rozmachu organizacyjnym i logistycznym

W Filmie udział wzięło 18 000 statystów

Murzynów i mulatów grali biali. Z czarnoskórych skorzystał reżyser jedynie w scenach
zbiorowych

24

background image

Wielki sukces kasowy

Stanowi kanon filmu przeddźwiękowego

Pierwsza wersja została zatytułowana The Clansman (Człowiek klanu)-reżyser musiał zmienić
tytuł ze względu na protesty

Dwoje braci Phil i Ted Stonemanowie odwiedzają swoich przyjaciół w Piedmont (Południowa
Karolina) - rodzinę Cameronów. Przyjaźń jest rozdzielona przez wojnę domową -
Stonemanowie i Cameronowie muszą się przyłączyć do armii po przeciwnych stronach. Ich
życie jest pokazane w połączeniu z ważnymi, historycznymi wydarzeniami jak: rozwój działań
wojennych podczas Wojny Secesyjnej, zabójstwo Lincolna oraz narodziny Ku Klux Klanu.

2.NIETOLERANCJA:

Reżyseria: David Wark Griffith
Scenariusz: David Wark Griffith, Frank Woods
Zdjęcia: Billy Bitzer, Karl Brown
Scenografia: Frank Wortman, David Wark Griffith ,Robert Ellis Wales
Montaż: David Wark Griffith, James Smith, Rose Smith
Produkcja: Biograph, USA
Rok produkcji: 1916
Obsada: Lillian Gish, Mae Marsh, Robert Harron, Howard Gaye, Miriam Cooper

Premiera odbyła się 5 września 1916

Na potrzeby realizacji i dystrybucji powstała specjalna firma Wark Producing Corporation

Odpowiedź na Narodziny narodu

Na przykładzie czterech równolegle opowiadanych zdarzeń historycznych reżyser dowodzi, że
nietolerancja od zarania dziejów określała ludzkie działania.

Całość uzupełnia alegoryczny epilog, prorokujący apokalipsę wojenną, a po niej wyzwolenie
wszystkich ludzi z każdej formy niewoli

Cztery epizody:

I.

Współczesność

II.

Noc św. Bartłomieja- Paryż 1572

III.

Babilon- najazd Cyrusa na Babilon 539 p.n.e.

IV.

Życie i męka Chrystusa

Film nie odniósł sukcesu- był zbyt pokojowy

Koszty wyniosły prawie dwa miliony dolarów- realizacje tego filmu umożliwił ogromny sukces
kasowy Narodzin narodu

Perfekcyjne zastosowanie montażu równoległego- decyduje o wyrazie całego filmu

Montaż wewnątrz scen

„Ocalenie w ostatniej chwili”- ukochana skazańca dogania pociąg z gubernatorem, który
mógłby ułaskawić chłopca

W filmie brało udział 60 00 statystów

Struktura Dickensa- Planami dalekimi tworzy klimat epicki, średnimi rozwija tok fabuły,
zbliżeniami podkreśla emocje przy czym zmian planów dokonuje nie tylko przez cięcia, lecz
również przez najazdy kamery

Leitmotiv montażowy- obraz matki kołyszącej dziecko, który wiąże poszczególne elementy
dzieła

W 1919, aby uniknąć całkowitej klęski robi z niego dwa filmy: Upadek Babilonu i Matkę i
prawo

Film prowadzi cztery wątki nietolerancji poprzez wieki, łączone obrazem matki trzymającej
swoje dziecko. W starożytnym Babilonie dziewczyna powoduje jego upadek. W Judei,
hipokratyczni Faryzeusze skazują Jezusa Chrystusa. W 1572 roku w Paryżu nie zdająca sobie
sprawy z zagrożenia Nocy świętego Bartłomieja, dwoje Hugenotów szykuje się do małżeństwa.
Na koniec w nowoczesnej Ameryce, pracownicy socjalni niszczą status życiowy młodej kobiety
i jej ukochanego.


24

background image

3.ZŁAMANA LILIA:

Reżyseria: David Wark Griffith
Scenariusz: David Wark Griffith
Zdjęcia: Billy Bitzer, Hendrik Sartov
Scenografia: Joseph Stringer
Montaż: David Wark Griffith
Na podstawie: opowiadania Thomasa Burke'a The Chink and the Child
Produkcja: United Artist, USA
Rok produkcji: 1919
Obsada: Lillian Gish, Richard Barthelmess, Donald Crisp

Pierwszy film zrealizowany w United Artist Corporation

Uznany za arcydzieło

Oparty na noweli Thomasa Burke’a film opowiada om losach młodej kobiety okrutnie
traktowanej przez ojca , zawodowego boksera. Gdy zakochuje się w niej Chińczyk ucieka z nim.
Ojciec jednak ściąga ją z powrotem i zabija ją. W odpowiedzi na to Chińczyk zabija ojca po
czym popełnia samobójstwo.

Znakomicie poprowadzeni aktorzy

Zdjęcia z akcentami impresjonistycznymi- miękkim konturem, rozproszonym światłem,
kolorowaniem poszczególnych scen

Pierwszy wielki szlachetny melodramat filmowy

4.GABINET DOKTORA CALIGARI:

Reżyseria: Robert Wiene
Scenariusz: Carl Mayer, Hans Janowitz
Zdjęcia: Willy Hameister
Muzyka: Alfredo Antonini, Peter Schirmann, Timothy Brock
Dekoracje: Malowane na płótnie. Pierwotnie według zamysłu scenarzystów autorem dekoracji miał
zostać “malarz lęków” Alfred Kubin lecz stanowisko to przyznano ludziom takim jak: Herman
Warm
, Walter Róhring i Walter Reimann. Wszyscy z ekspresjonistycznej grupy plastyków
“STURM” W filmie występują niemal jedynie powyginane nierzeczywiste ostrokątne kształty
Produkcja: Decla -Bioscop,Niemcy
Rok produkcji: 1920
Obsada: Werner Krauss (Caligari), Conrad Veidt, Friedrich Feher, Lil Dagover, Hans Heinrich von
Twardowski
, Rudolf Lettinger, Elsa Wagner

Dekoracja została całkowicie wykonana w atelier, co zbliża ją do eksperymentów prekursora
tego stylu prezentowania świata, czyli G. Melies’a.

Film wykorzystujący dekorację malowaną przez artystę, mógł więc jako całość sięgnąć
głębiej w duszę człowieka i odwołać się do jeszcze bardziej archetypicznych odczuć.
Wykorzystywał w elementach scenografii symbolikę myśliwsko-falliczną, charakteryzującą
męską specyfikę konstruującą cały świat (okno przypominające kształtem sztylet). Dużo
kątów ostrych, strzałek, załamań linii i kątów wyzwalających z otoczenia specyficzny rodzaj
“skrzywionej” psychotycznej energii. Rzeczywistość taka wywodzić mogła się z wielu źródeł
np.: powszechne wyobrażenie strachu, jako złamania jakiejś pewności i stałości, złamania
linii.

Magia filmu polegała na wyolbrzymieniach i manifestacji przedmiotów na stałe związanych
z napięciem i czymś niespodziewanym. Dom wykonany z nierównych kątów sprawia
wrażenie niestabilnego, rozpadającego się i wkalkulowano w ten efekt elementy napięcia
percepcji widza próbującego scalić rozsypujący się dom, podobnie jak pierwszy widz musiał
scalać opowieść (nie istniał jeszcze przecież w powszechnej świadomości język filmu) z
poszczególnych scen i rozmytych koszmarnych obrazów.

W roli Caligariego obsadzono Wernera Kraussa czyli osobę o nieprzeciętnej fizjonomii. To
niski, krępy mężczyzna w okularach który, gdyby nie jego specyficzny demonizm, mógłby
być przeciętnym zakompleksionym urzędnikiem państwowym. Niewątpliwie to właśnie jakiś

24

background image

kompleks doktora Caligari posuwał go do morderstw, przy dokonaniu których wyręczał się
Cezarem.

Film ten jest dla ekspresjonizmu filmowego dziełem najważniejszym

Akcja filmu toczy się w wyimaginowanym miasteczku Holstenwall w północnych
Niemczech. Pewnego dnia przybywa tam hipnotyzer – doktor Caligari – prezentujący w
lunaparkach somnambulika przepowiadającego przyszłość. Zgodę na swoje pokazy musi
uzyskać w ratuszu miejskim; tam jednak zostaje grubiańsko potraktowany przez jednego z
urzędników. Tej samej nocy nieuprzejmy urzędnik ginie zasztyletowany przez tajemniczego
mordercę....

Dwójka przyjaciół Francis i Alan podczas jarmarku odwiedzają gabinet tajemniczego doktora
Caligari, mającego władzę nad somnambulikiem Cesare'm. Gdy doktor budzi lunatyka z
wiecznego snu, ten przepowiada Alanowi śmierć... Następnego ranka mężczyzna zostaje
zamordowany. Francis postanawia rozwiązać zagadkę i odkryć, kto był mordercą...

Uwolniony od mimetycznych obowiązków, nowatorski film, za pomocą prostej intrygi
pokazuje upadek człowieka. Manipulatora - tytułowego doktora, jak i ofiary manipulacji –
somnambulika Cezara, a także Francisa - buntownika próbującego ich zdemaskować. To
fatalistyczna przepowiednia klęski wszelkich prób oporu, ujawniania zbrodni systemu, który
uosabia demoniczny Doktor Caligari.

Irrealność rzeczywistości przedstawionej oraz sposób jej prezentacji wzmacnia wymowę
intencji realizatorów, sztucznie stworzona przestrzeń oddaje klimat udręki i skrępowania,
przez uwięzione w zamkniętych kadrach postaci, teatralność grymasów i gestów odsłania ich
tragizm i brak nadziei na ratunek.

Świat scenografii jest projekcją psychiki bohaterów, cele są jasne: wyrazić symbolicznie, za
pomocą linii, kształtów lub brył osobowość bohaterów, ich stany duchowe i pragnienia, tak
aby dekoracje stały się plastycznym odzwierciedleniem ich dramatu.

W wytworzeniu specyficznej atmosfery wiodącą rolę odgrywa scenografia, autorstwa
znanych później artystów z grupy "Surm". W całości namalowana, przedstawia świat
zdeformowany, posługuje się niespokojnymi krzywiznami, figurami geometrycznymi i
rysowanymi plamami światła. Wkomponowują się w nią postacie z nieruchomymi "twarzami
- maskami" i pantomimą wyrazistych gestów.

Wybitni aktorzy - Werner Krauss i Conrad Veidt - wprowadzają specyficzny
ekspresjonistyczny styl gry

Cechy:

Sztuczna dekoracja

Deformacja rzeczywistości

Postacie mają nadmierne reakcje, są przesadnie ekspresyjne

Wyrazistość

Groza

Nadrealizm

Szybki montaż

Gra światła

Kamera statyczna

Praca głównie w atelier, rzadko w plenerze

5.NOSFERATU- SYMFONIA GROZY:

Reżyseria: Friedrich Wilhelm Murnau
Scenariusz: Henrik Galeen
Zdjęcia: Gunther Krampf, Fritz Wagner
Scenografia: Albin Grau
Kostiumy: Albin Grau
Na podstawie: powieści "Drakula" Brama Stokera
Produkcja: Niemcy
Rok produkcji: 1922

24

background image

Obsada: Aleksander Granach, Max Schreck(Nosferatu), Gustaw von Wangenheim, Greta Schroder

W germańskiej kulturze zakodowane jest wywoływanie u dzieci w jak najmłodszym wieku
poczucia strachu po to, aby je jak najwcześniej przyzwyczaić do niego i nauczyć z nim
współżyć.

Murnau kręci swój film w plenerze z uwagi na finanse jakimi dysponował. Filmuje dzięki
temu w niebywały sposób naturę w jej porywczej poetyckości.

Ważną dla Nosferatu okazała się scena kiedy wampir idzie w stronę kamery (z
“denerwującą ociężałością”).

Równoważność i zatarcie granicy między sferą snów i koszmarów a światem rzeczywistym
(pionierskie wykorzystanie zdjęć negatywowych i solaryzacji),

Gra instynktów i pierwotnych popędów, akcentowanie nieuchronności zła i jego przewagi
nad czystym uczuciem dwojga małżonków, Huttera i Ellen stanowi oś zmagań i nierównej
walki, Cnota jest bezsilna i tylko uległość wobec demona pozwala uchronić najwyższą
wartość, dobro i wierność nie są tutaj cenione, najwięcej uwagi poświęca się nieludzkiej,
obcej zjawie ona też jest najpotężniejszą siłą, uległą jedynie prawom natury.

Wybór naturalnej scenerii (w przeciwieństwie do większości filmów tego okresu)
wypływał z potrzeby odnalezienia w fasadach starych domów i w bezludnych okolicach
tego, co niezwykłe, aspektu posępności rzeczy, świata samotności i rozpaczy, z pragnienia
nadania życia światu nieorganicznemu, wtopienia postaci w mrok, w ostatecznym dążeniu
do wyrażenia za pomocą przyrody tego, co nadnaturalne. Nosferatu przemawia nie tylko
fantastyką niezwykłych miejsc, rozdwojeniem osobowości, brzemieniem mroku, lecz sięga
do dna rozpaczy, metafizycznej udręki i jej przerażających mocy

.Akcja toczy się tu głównie w hanzeatyckim mieście nad Zatoką Meklemburską w roku
1838. Wybucha epidemia dżumy, zawleczonej na statku, którym ze swojego zamku w
Karpatach przypłynął Renem graf Orlok, znany jako Nosferatu. Jest wampirem: w dzień
śpi w trumnie, działa tylko nocą wysysając krew. Ściągnął go tutaj wizerunek pięknej żony
agenta handlowego, który przybył do niego w interesach. Ona też ostatecznie - młoda,
szlachetna i niewinna - uwolni swoim poświęceniem miasto od klęski zarazy, zwabiając
siewcę zła w pułapkę: otwiera w nocy okno, pozwala wysączyć swą krew; ale zatrzymuje
Nosferatu tak długo, by doczekać pierwszych promieni słońca. Dotknięty nimi, wampir
rozpływa się w powietrzu; równocześnie zamiera dżuma.

Inspirowana powieścią Brama Stokera historia grupki śmiałków, którzy stawiają czoła
pochodzącemu z Transylwanii wampirowi Nosferatu.

"Nosferatu" uznawany jest za najwybitniejszy horror w historii kinematografii.

Wcielający się w postać wampira Max Schreck wywiązał się ze swojej roli tak dobrze, że
pojawiły się plotki, iż on sam jest krwiopijcą.

Film należący do klasyki kina grozy. Jako pierwsza adaptacja Draculi Brama Stockera
inicjuje całą falę filmów o tematyce wampirycznej.

Film ten wywołał wokół siebie aurę niesamowitości i grozy.

Niezwykłości Nosferatu przydawały nowatorskie środki ściśle operatorskie, takie jak
obróbka negatywu, czy ciekawa inscenizacja. Zastosowano w nim technikę wirażowania
(barwienie odpowiednich fragmentów taśmy filmowej w celu nadania poszczególnym
scenom swoistego klimatu – ciepły oranż w scenach we wnętrzach budynków oświetlonych
płomieniami świec i lamp naftowych, sepia w scenach kręconych za dnia i chłodny błękit
w nocnych plenerach) i wmontowanie negatywu taśmy w montażu filmu (w scenie podróży
przez las obserwujemy wóz mknący wśród białych pni drzew odbijających się na tle
czarnego nieba).

Innym zabiegiem mającym wzmacniać atmosferę są w Symfonii grozy zdjęcia poklatkowe,
przyspieszające ruch wampira i podkreślające jego nienaturalność. Efekt ten tak dobrze
znany z komedii slapstickowej wydaje się dziś naiwny i budzi śmiech – wtedy jednak
podkreślał fakt, iż przestrzeń i czas nie są przeszkodą dla wampira, podobnie jak i prawa
fizyki.

Kolejna słynna scena to Nosferatu unoszący się z pozycji leżącej do pionu bez użycia rąk i
nóg. Zobaczyć też możemy postać przenikającą przez zamknięte drzwi, oraz scenę w której
sylwetka unicestwionego przez światło słoneczne wampira rozmywa się w przestrzeni i z

24

background image

przerażającego monstrum pozostaje jedynie smużka prześwietlonego słońcem dymu.

Zastosowano także blendaż, czyli zaciemnianie rogów kadru w celu podkreślenia ważności
wybranego fragmentu, oraz tak bardzo przerażający współczesnych ruch postaci w
kierunku kamery.

Strach w Nosferatu kształtuje świadomie konstruowana zależność miedzy czernią i bielą.
Słynne kadry z Symfonii grozy to pojawiający się na tle białej ściany mroczny cień
wampira wspinającego się po schodach do sypialni Ellen, oraz ona sama dusząca się z
przerażenia - w długiej, zwiewnej, białej nocnej koszuli na której pojawia się cień szponów
sięgających ku sercu. Mimo pomyślnego zakończenia dzieło Muranua przytłaczało
wizją triumfu śmierci. .Nosferatu - według twórców filmu - stał się jej upostaciowaniem,
symbolem owej przytłaczającej potęgi. Jej władza rozpościera się nad całym światem,
zarówno tym dostrzegalnym, jak i tym zwykle dla oczu ludzkich niedostępnym. Uczniowie
profesora Bulowera z niepokojem wpatrują się w tajemniczą istotę natury – pod szkłem
mikroskopu dostrzegając w kropli wody pożerające się nawzajem pierwotniaki (Polip z
mackami – przezroczysty – prawie bezcielesny – niemal jak fantom.) oraz obserwując
owady zjadane przez drapieżną roślinę (Nieprawdaż – jak wampir...) Natura jawi się im
jako destrukcyjna siła podległa ślepemu pędowi do nieustannego niszczenia i zabijania,
wzajemnego pochłaniania się istnień. Dzieje się to na krótko przed przybyciem Nosferatu
do miasteczka. Wraz z nim pojawia się zaraza, która w ciągu kilku dni opanowuje cały
Wisborg. Pojawiające się w kadrze ostre gotyckie łuki, wąskie uliczki i bezlistne drzewa
stłoczone wokół zrujnowanej posiadłości hrabiego Orloka potęgują duszną atmosferę
klaustrofobii. Miasteczko, niczym falą powodzi, zalane zostaje nieustannym korowodem
żałobników dźwigających na barkach kolejne trumny.

Powiązanie erotyki i śmierci

Nosferatu jest często filmowany z żabiej perspektywy

Zdjęcia przyrody przesycone mitycznymi treściami


6.PORTIER Z HOTELU ATLANTIC:

Reżyseria: Friedrich Wilhelm Murnau
Scenariusz: Carl Mayer
Zdjęcia: Robert Baberske, Karl Freund
Muzyka: Giuseppe Becce, Timothy Brock, Peter Schirmann
Scenografia: Edgar G. Ulmer
Dyrektor artystyczny: Robert Herlth, Walter Rohrig
Produkcja: UFA,Niemcy
Rok produkcji: 1924
Producent: Erich Pommer
Obsada: Maly Delschaft, Max Hiller, Emil Jannings

Bohater filmu jest portierem eleganckiego hotelu w Berlinie. Czuje się dumny ze swojej
funkcji, a sąsiedzi obdarzają go szacunkiem. Symbolem godności bohatera jest jego wspaniała
liberia. Gdy ją nosi, wydaje się człowiekiem pełnym niezwykłej mocy. Staje się jednak coraz
starszy i pracodawcy degradują go. Przestaje być portierem i otrzymuje zajęcie w hotelowej
toalecie. Pozbawiony świetnego uniformu traci nie tylko szacunek otoczenia, ale również
osobiste poczucie wartości..

Arcydzieło filmowe mistrza niemieckiego ekspresjonizmu, które zainicjowało w
kinematografii nurt kammerspielu. Historia starego portiera, dumnego ze swej pozycji, który
pewnego dnia zostaje zdegradowany i przydzielony do obsługi toalet, opowiedziana jest z
niebywałą wrażliwością głównie za pomocą nowatorskiego zastosowania kamery. Jej ruchy,
położenie oraz sposób oświetlenia odzwierciedlają stany emocjonalne bohatera i nadają
znaczeń obrazowi

Żaden ruch kamery nie okazuje się zbyteczny. Każdy kadr ma ściśle określone ramy,
dokładnie wyznaczone miejsce w całości- wszystko było przewidziane z góry

24

background image

Jest to studium psychologiczne nie wykraczające poza subiektywne spojrzenie bohatera.
Temu podporządkowany jest ruch kamery- W scenach w których jest on silny – kamera
hieratyzuje jego postać, natomiast jako dziadek klozetowy ukazany zostaje jak ludzki wrak

Cechy:

Rezygnacja z ekspresjonistycznych dekoracji

Ekspresjonistyczna gra światła, kamery i aktorów

7.ZMĘCZONA ŚMIERĆ :

Reżyseria: Fritz Lang
Scenariusz: Fritz Lang, Thea von Harbou
Zdjęcia: Bruno Mondi, Erich Nitzschmann
Muzyka: Giuseppe Becce, Peter Schirmann
Scenografia: Robert Herlth, Walter Röhrig
Produkcja: Niemcy
Rok produkcji: 1921
Obsada: Lil Dagover, Bernhard Goetzke, Walter Janssen, Karl Platen, Georg John, Hans Sternberg,
Carl Rückhert, Erika Unruh, Rudolf Klein-Rogge, Charles Puffy

Historia młodej kobiety która pragnie wyrwać swego kochanka z objęć śmierci

Opowiedziana ona jest w trzech płaszczyznach czasowych i w każdej z nich młoda kobieta
jedynie przyspiesza jego zgon.

Widoczne są tu wyraźne wpływy scen teatru Reinhardta.

Film ten oszałamia egzotyzmem scenografii. Kolejne, następujące po sobie epizody
pokazują Arabię, renesansową Wenecję i Chiny.

Lang kreuje atmosferę innego rodzaju, formy architektoniczne i światło kształtują
przestrzeń, zaś przedmioty zostają poddane zabiegom zniekształcającym w celu wywołania
niepokoju, tajemniczości.

Historia ma kształt czterech przypowieści, które można opatrzyć tytułem Triumph des
Todes. Motto mówiące "miłość zwycięży śmierć" zostaje poddane bolesnej próbie,
szlachetne uczucie nie ratuje życia. Symboliczny mur dzielący świat od królestwa śmierci
jest nie do przebycia, tylko ofiara z własnego istnienia pozwala połączyć się z ukochanym.

Dramat jest symbolicznie wpisany w kształt dekoracji i rekwizytów, w rysy trupiobladej
personifikacji Śmierci; gdy gaśnie płomień świecy – życi

Monumentalne w formie dzieło Langa, jest jednym z tych dokonań filmowych, których
siła oddziaływania i artystycznej ekspresji sprawia, że dla kolejnych pokoleń kinomanów
pozostaje niekwestionowanym arcydziełem. Upływ czasu - bezlitośnie ujawniający
wszystkie mielizny i niedociągnięcia - w tym przypadku nie tylko nie zdołał filmowi
zaszkodzić, ale ujawnił wręcz nowe odcienie jego niegasnącego blasku.

Film jest czteroczęściową przypowieścią o nieuchronności Przeznaczenia, determinującego
ludzki los w sposób definitywny i niepodważalny. To bezlitosne fatum materializuje
się tu pod postacią Śmierci, rozdzielającej dwoje kochanków. Dziewczyna, nie mogąc
pogodzić się ze śmiercią ukochanego, dociera do Jej królestwa, prosząc o cofnięcie
okrutnego wyroku. Śmierć zawiera z nią układ - jeśli uda jej się ocalić trzy życia ludzkie,
symbolizowane płomieniem trzech świec, wyrok Przeznaczenia zostanie cofnięty. W tym
momencie struktura fabularna zostaje rozbita na trzy obszerne epizody. Trzykrotne próby
uniknięcia losu okazują się daremne. Mimo to dziewczyna otrzymuje jeszcze jedną szansę.

W tym niezwykłym, poetyckim obrazie, urzekającym wycyzelowaną w każdym calu
stylistyką, prawdziwie wybitną kreację stworzył Bernhard Goetzke. Jego Śmierć to jedno z
najciekawszych dokonań aktorskich w dziejach kina.

Cztery opowieści (Niemiecka, Arabska, Wenecka i Chińska) połączone jedną myślą: "Nikt
nie może ujść śmierci - lecz kto ofiaruje swe życie, ten je odzyskuje". Dziewczyna,
zrozpaczona po stracie ukochanego udaję się za ścianę losu. Tu płoną świece ludzkich
żyć. Śmierć stawia jej warunek, jeśli uratuje choćby jedną z gasnących świec (uratuje
jedno życie), jej ukochany zostanie jej zwrócony. Co ciekawe te trzy życia, to życia trzech

24

background image

młodych chłopców z różnych miejsc na świecie, ale także i różnych epok...

Film ten urzeka intensywnym obrazowaniem

Zrealizowany jest całkowicie w studiu

8.METROPOLIS:

Reżyseria: Fritz Lang
Scenariusz: Fritz Lang, Thea von Harbou
Zdjęcia: Karl Freund, Günther Rittau
Muzyka: Giorgio Moroder, Myles Boisen, Sheldon Brown
Scenografia: Otto Hunte, Erich Kettelhut, Karl Vollbrecht
Kostiumy: Aenne Willkomm
Produkcja: UFA,Niemcy
Producent: Erich Pommer
Producent wykonawczy: Tawd Beckman
Rok produkcji: 1926
Na podstawie: noweli Thea von Harbou
Obsada: Alfred Abel, Gustav Fröhlich, Brigitte Helm, Rudolf Klein-Rogge, Fritz Rasp, Theodor
Loos, Heinrich George, Erwin Biswanger, Grete Berger, Arthur Reinhard

Przyszłość. Ludzie są podzieleni na dwie grupy: myślicieli, którzy stwarzają plany (ale nie
wiedzą jak wszystko działa), oraz robotników, którzy wytwarzają (ale nie mają żadnej wizji).
Są od siebie kompletnie odseparowani, ale razem tworzą jednak całość. Jeden człowiek z
grupy myślicieli ośmiela się odwiedzić podziemia, gdzie robotnicy wykonują trudną pracę.
Jest bardzo zdziwiony tym, co zobaczył.

Konteksty:

Ekspresjonizm

Ideologia

Portretowanie ciala w ideologi nazistowskiej

Awangarda

Ludzie

maszyny

Ekspresjonizm:

Traktowanie człowieka jak części mechanizmu, dekoracji

Gra światła i cienia

Mac meszka w małej absurdalnej chatce

Maria żywa

Św. Maria

Maria skonstruowana

Maria dziwka

Metropolis było wizją świata przyszłości.

W wielkim przemysłowym mieście na słonecznych szczytach mieszkali rzadzący i bogaci, w
ciemnych jaskiniach niewolniczo pracujący biedacy.

Film ten powstał w dziewięć miesięcy, brało w nim udział 37500 statystów, wykorzystano w
nim nowatoską technikę łączenia modeli i malowanych na szkle dekoracji


8.M- MORDERCA:

Reżyseria: Fritz Lang
Scenariusz: Thea von Harbou, Fritz Lang, Paul Falkenberg, Adolf Jansen, Karl Vash
Zdjęcia: Fritz Arno Wagner
Muzyka: Edvard Grieg
Na podstawie: reportaży prasowych Egona Jacobsona
Produkcja: Niemcy
Rok produkcji: 1931
Obsada: Theodor Loos, Peter Lorre, Otto Wernicke, Ellen Widmann

24

background image

Berlin , rok 1931. Po ulicach miasta grasuje grożny psychopata, morderca - pedofil.
Policja przygotowuje obławę. Tymczasem przywódcy światka przestępczego
postanawiają sami schwytać i ukarać pedofila.

Jest to pierwszy film dźwiękowy w karierze Frtiza Langa , który z zadziwiającą
pomysłowością wykorzystuje możliwości jakie przyniosło ze sobą to nowe osiągnięcie
techniki.

W warstwie realizacyjnej film robi duże wrażenie dzięki precyzji i oszczędności
środków wyrazu a także znakomitemu zsynchronizowaniu montażu i dźwięku.

Fabuła oparta jest na autentycznych relacjach kronik policyjnych, a sama opowieść ma
charakter niemal paradokumentalny.

M-morderca stawia także do rozwiązania ważny dylemat natury moralnej : jaką
postawę wobec psychicznie chorych powinno przyjmować społeczeństwo.


9.PANCERNIK POTIOMKIN:

Reżyseria: Siergiej Eisenstein, Grigori Aleksandrow
Scenariusz: Nina Agadzhanova ,Sergei Eisenstein
Zdjęcia: Eduard Tisse
Montaż: Sergei Eisenstein
Scenografia: Vasili Rakhals
Muzyka: Nikolai Kryukov, Edmund Meisel
Produkcja: I Studio Goskino ,ZSRR
Rok produkcji: 1925
Obsada: Grigori Aleksandrow, Władimir Barski, Aleksandr Antonow

Jeden z najlepszych filmów radzieckich, przez wielu uważany za najlepszy film w historii
kina; ze słynną 6-minutową sceną masakry na schodach w Odessie.

Film rozpoczyna się buntem marynarzy na statku "Potiomkin" z powodu złego
wyżywienia. Kapitan każe pozostałym marynarzom rozstrzelać buntowników. Ci
odmawiają wykonania zadania....

Oparty na autentycznych faktach film opowiada historię buntu na pancerniku Potiomkinie.
Rok 1905. Załoga stojącego w porcie odeskim pancernika „Potiomkina” nie chce
jeść zepsutego mięsa. Kapitan każe rozstrzelać wszystkich, którzy wyrazili swoje
niezadowolenie. Pluton odmawia wykonania rozkazu. Wybucha walka oficerów z resztą
załogi. Jeden z marynarzy ginie. Koledzy kładą na odeskim molo jego ciało. Mieszkańcy
miasta solidaryzują się z marynarzami i gromadzą się na szerokich schodach nieopodal
portu. W to samo miejsce przybywa oddział wojska i otwiera ogień do tłumów.

Był przełomem w kinie batalistycznym dzięki umiejętnemu zastosowaniu bohatera
zbiorowego - Eisenstein pokazał, że tłum statystów nie musi być bezkształtną masą.

Film przez wiele lat był zakazany na Zachodzie, ale praktycznie wszyscy w Hollywood
obejrzeli go dzięki półkonspiracyjnym pokazom w mieszkaniach lewicujących artystów.

Dzień premiery “Pancernika Potiomkina” zwycięstwem sztuki filmowej; film
najważniejszy chyba w całej światowej kinematografii; najlepszy film na świecie;
nowatorska forma ludowej epopei filmowej; klasyczna dojrzałość artystycznej konstrukcji;
mistrzowski montaż. Tak oto krytycy w różnych krajach pisali o “Pancerniku”, przez
lata ugruntowując opinię, że jest to najlepszy i najważniejszy film, jaki kiedykolwiek
zrealizowano. Uznanie dla nowatorstwa formy filmowej łączyło się jednak także z
akceptacją opowiedzianej historii i podziwem dla siły oddziaływania na odbiorców.
Oczywiście, nikt nie ukrywał jego jawnie propagandowej funkcji, ale nie była to
wystarczająca przyczyna do potępienia; co ciekawsze, perswazyjna siła filmu budziła
głośno wyrażany podziw dla talentu reżysera, z jakim manipulował widzami.

Eisenstein z jednej strony zastosował w praktyce nowatorskie rozwiązania formalne,
z drugiej zaś trzymał się rygorów klasycznej narracji. Dzięki temu powstało
dzieło poruszające i fascynujące, które łączyło w sobie równie silnie emocjonalne
i propagandowe oddziaływanie. Zachwycały znakomite, niemal paradokumentalne
zdjęcia Eduarda Tisse; świetne prowadzenie naturszczyków, którym Eisenstein powierzył

24

background image

wszystkie role. No i przede wszystkim historyczna już dziś sekwencja schodów odeskich,
podczas której białogwardziści masakrują ludność cywilną. Reżyser zastosował tu zabieg
rozciągnięcia w czasie, potęgując nie tylko czysto filmowe napięcie, ale i autentyczny
dramatyzm sytuacji.

Idealna harmonia tematu i formy, oparta na klasycznym wzorcu struktura dramaturgiczna,
dynamiczny rytm nowatorskich konstrukcji montażowych, patos i napięcie, mistrzostwo
reżyserii w inscenizacji tłumów, autentyzm gry niezawodowych aktorów.

10.PAŹDZIERNIK:

Reżyseria: Siergiej Eisenstein,
Scenariusz: Grigori Aleksandrow, Sergei Eisenstein
Zdjęcia: Eduard Tisse, Vladimir Nilsen, Vladimir Popov
Montaż: Sergei Eisenstein
Scenografia: Vasili Kovrigin
Muzyka: Edmund Meisel
Na podstawie: fragmentów książki Johna Reeda
Produkcja: ZSRR
Rok produkcji: 1928
Obsada: Mikholyev, Boris Livanov, Vasili Nikandrov, Chibisov, Layaschenko, Eduard Tisse,
Vladimir Popov

Nie do końca udany, ale ambitny w zamyśle film Eisensteina, który miał być syntezą
wydarzeń politycznych w okresie pomiędzy rewolucją marcową a październikową, historią
ośmiu miesięcy, w ciągu których zmieniły się dzieje świata.

Reżyser nie stworzył czytelnej i zrozumiałej dla widza kompozycji filmu. Jego dzieło to
impresja poetycka składająca się z mało logicznie powiązanych ze sobą epizodów.

Jedyną niepodważalną wartością filmu jest jego kształt plastyczny, w czym duża zasługa
stałego współpracownika Eisensteina - operatora Eduarda Tisse.

Film, który w intelektualizmie narracji wyprzedził swoją epokę o czterdzieści lat, a
równocześnie nie jest tylko awangardowym eksperymentem, lecz dziełem dojrzałym i
pełnym.

To rekonstruowany dokument dziesięciu dni, które wstrząsnęły światem oraz poprzedzających
je wydarzeń z lutego i lipca 1917 roku. Dokument to zresztą specyficzny, zmieniający
się często w poemat, plakat polityczny, esej, daleki od nieskazitelności kompozycyjnej
Pancernika.

Miał być przede wszystkim praktycznym wykładnikiem ekranowym tez Eisensteina
(głównie montaż intelektualny), jest obciążony metaforycznością i patetycznością narracji,
futuryzmem czy niezrozumiałym często komentarzem satyrycznym.

Dowodzi również niebezpieczeństw, jakie czyhają na twórcę zbyt rygorystycznie
wprowadzającego w życie tezy teoretyczne.

Jednak porywająca dynamika wizji reżysera rekompensuje wszelkie niedociągnięcia, narzuca
wręcz własne widzenie historii: szturm na Pałac Zimowy w rzeczywistości wyglądał inaczej,
jednak to kadry Eisensteina cytowano później w filmach dokumentalnych jako autentyczne.


11.STARE NOWE:

Reżyseria: Siergiej Eisenstein,
Scenariusz: Grigori Aleksandrow, Sergei Eisenstein
Zdjęcia: Eduard Tisse
Montaż: Sergei Eisenstein
Scenografia: Vasili Rakhals, A. Burov
Produkcja: ZSRR
Rok produkcji: 1929

24

background image

Pierwszy film Sergiusza Eisensteina, który należy uznać za artystyczną porażkę genialnego
twórcy.

Przeintelektualizowana i mocno idealizująca radziecką rzeczywistość, próba ukazania procesu
kolektywizacji w Kraju Rad.

Po raz pierwszy pojawia się u Eisensteina bohater indywidualny

Bohaterką filmu jest [grana przez autentyczną osobę] prosta chłopka, Marfa Łapkina. Dzielna
kobieta, razem z grupą podobnie do niej myślących ludzi zakłada w rodzinnej wsi spółdzielnię
produkcyjną. Początkowo boryka się ona z dużymi problemami, ale w końcu udaje się
przedsiębiorstwu wyjść na prostą. Namacalnym dowodem jej sukcesu jest zakupienie przez
kolektyw nowego traktoru...

12.ALEKSANDER NEWSKI:

Reżyseria: Siergiej Eisenstein,
Scenariusz: Sergei Eisenstein, Pyotr Pavlenko
Zdjęcia: Eduard Tisse
Montaż: Sergei Eisenstein
Scenografia: Iosif Shpinel
Muzyka: Sergei Prokofiev
Produkcja: ZSRR
Rok produkcji: 1938

Film przełomowy, bo po raz pierwszy otwarcie gloryfikujący wojnę. Jeszcze w
Pancerniku Potiomkinie postacie pozytywne poznajemy po tym, że są nieuzbrojone lub
odmawiają strzelania. Aleksander Newski wielbił tymczasem wojowniczego księcia XIII-
wiecznego Nowogrodu i przeprowadzoną przez niego masakrę Teutonów

Pierwsze arcydzieło, które po dwóch nieukończonych filmach (Niech żyje Meksyk, 1933 i
Łąki bieżyńskie, 1937 udało się zrealizować Eisensteinowi w okresie dźwiękowym.

Dramat historyczny, który miał za zadanie budzić w widzach miłość do ojczyzny i
hartować w nich wolę zwycięstwa nad zbliżającym się faszyzmem.

Akcja toczy się w XII-wiecznej Rosji, rozbitej na feudalne części. Mocno osłabiony
najazdami tatarskimi kraj zostaje napadnięty przez Zakon Krzyżacki. Niemieccy
Kawalerowie Mieczowi grabią bezkarnie przygraniczne wioski, wszędzie, gdzie się
pojawią siejąc gwałt i spustoszenie. Kiedy wrogowie zbliżają się do bram Nowogrodu,
jego przerażeni mieszkańcy zwracają się po pomoc do znanego z waleczności księcia
Aleksandra Newskiego [porywająca kreacja Nikołaja Czerkasowa]. Pod jego dowództwem
zorganizowana ludność miasta odnosi na oblodzonym jeziorze Czudskim w starciu z
Krzyżakami wielkie zwycięstwo.

Wspaniała opowieść Eisensteina o średniowiecznym bohaterze dała genialnemu twórcy
możliwość zastosowania nowatorskich rozwiązań w dziedzinie obrazu i dźwięku. Nigdy
wcześniej [ani, niestety później też] na ekranie te dwa elementy nie współgrały ze sobą
tak doskonale. Skomponowana dla potrzeb filmu muzyka Sergiusza Prokofiewa nie jest
już tylko [jak dotychczas] ilustracją, stanowi dopełnienie dramaturgiczne ekranowej
akcji., umiejętnie podkreślając nastrój poszczególnych scen. W warstwie plastycznej kolor
stanowi ważny element symboliki. Idealnie została zastosowana tutaj zasada kontrastu
[czerń - broniąca się ludność, biel - prześladowcy]. Prekursorskim rozwiązaniem jest też
komponowanie obrazu w powiązaniu z dynamiką wydarzeń. Wszystkie te elementy czynią
z Aleksandra Newskiego wzorcowy materiał dla innych twórców - w jaki sposób można na
ekranie idealnie wykorzystać środki wyrazowe.

Znakomita synteza obrazu, słowa i muzyki

Ośrodkiem akcji jest 30 minutowa bitwa




24

background image

13.IWAN GROŹNY:

Reżyseria: Siergiej Eisenstein,
Scenariusz: Sergei Eisenstein
Zdjęcia: Eduard Tisse, Andrei Moskvin
Montaż: Sergei Eisenstein
Scenografia: Iosif Shpinel
Muzyka: Sergei Prokofiev
Produkcja: Mosfilm, Studia Ałma-Ata, ZSRR
Rok produkcji: 1945
Obsada: Nikołaj Czerkasow, Sierafima Birman, Pawieł Kadocznikow

Epicki dramat historyczny Sergiusza Eisensteina poświęcony carowi Iwanowi Groźnemu
i jego epoce. Film ukazuje rolę, jaką odegrał ten wybitny władca [w jego roli - świetny
jak zawsze Nikołaj Czerkasow], który dążył do przekształcenia feudalnej Rusi w silne,
scentralizowane państwo.

Ostatnie dzieło radzieckiego geniusza jest wielkim stylizowanym widowiskiem,
odznaczającym się znakomitą fotografią, oprawą scenograficzą i twórczo zastosowaną
muzyką Sergiusza Prokofiewa.

Iwan Groźny składa się z dwóch odrębnych filmów, które na ekranach wyświetlane były w
dużym odstępie czasowym [druga część zatytułowana w Polsce Spisek bojarów ukazała się
dopiero w 1958 roku].

Pierwsza część poświęcona jest formowaniu przez Iwana Groźnego państwa Wszechrosji.
Udaje mu się skupić wokół siebie rzeszę wiernych mu w sposób bezgraniczny poddanych.
Wrogowie jednak nie poddają się, organizując potajemny spisek. Na czele ich staje ciotka
Iwana, Eufrozyna Staricka, próbująca wprowadzić na tron swego niedorozwiniętego syna,
Włodzimierza. Nie waha się otruć ukochanej żony bohatera, carycy Aleksandry. Zrozpaczony
władca wycofuje się do Osady Aleksandrowskiej, gdzie jednak zjawiają się Moskwiczanie i
namawiają cara do powrotu. Postanawia on ostatecznie położyć kres anarchii

Jest filmem nowatorskim, reżyser zastosował kolorową taśmę w niektórych sekwencjach,
dużą rolę odgrywa też gra światłocieniem.

Ekspresjonistyczne zdjęcia i bogata oprawa plastyczna

Po raz pierwszy pojawia się kolor, który ma symbolizować krwawe rządy i potęgować
atmosferę zagrożenia


14.CZŁOWIEK Z KAMERĄ:

Reżyseria: Dżiga Wiertow
Scenariusz: Dżiga Wiertow
Zdjęcia: Michaił Kaufman
Muzyka: Caleb Sampson, Michael Nyman, Konstantin Listow, Nigel Humberstone, Pierre Henry
Produkcja: ZSRR
Rok produkcji: 1929

Poetycki obraz Moskwy lat 20, obserwowanej od wczesnych godzin rannych do momentów
szczytu.

Setki perspektyw, doskonały montaż i wielki żywioł filmowania.

Wiertow nie tylko rejestruje rzeczywistość ale tworzy ją na nowo za pomocą wszechmocnego
oka kamery.

Niezwykłe rytmiczne zestawienia ujęć prowokują skojarzenia, obrazy codzienności zderzają
się z autotematycznymi zdjęciami ukazującymi proces tworzenia dzieła filmowego.

Poemat na cześć wszechpotęgi operatora filmowego, był - jak stwierdza sam jego twórca
próbą stworzenia "filmu o języku filmowym, pierwszego filmu bez słów, nie wymagającego
przekładu na obce języki. Jeśli w Człowieku z kamerą dominuje nie cel, ale środki, to dlatego,
że jednym z zadań filmu było zaznajomić widza z tymi środkami, nie zaś ukrywać je, jak się
to zwykle dzieje w innych filmach"

24

background image

W tym dokumencie Wiertow realizuje w praktyce swoją teorię "kinooka". Bohaterem filmu
nie jest człowiek, lecz właśnie kamera. Widz śledzi, jak operator pędzi autem przez miasto,
wspina się na kominy i wisi na jadącym pociągu. Szeregi scen przerywane są sekwencjami z
laboratorium i montażowni. Widzowie przeżywają powstawanie filmu.

Oficjalna krytyka radziecka piętnuje jednak jego film jako formalistyczny: Wiertow
wprawdzie wirtuozersko wykorzystuje techniczne możliwości kamery filmowej, ale nie
pokazuje życia codziennego ludzi.

Dokument ukazuje pracę zespołu filmowego kręcącego film o zwykłym dniu w Moskwie
lat trzydziestych. W filmie zobaczymy wszystko to, co dzieje się w wielkim mieście: wizytę
u fryzjera, ćwiczenia na siłowni, narodziny dziecka, mycie zębów, jeżdżące tramwaje,
wypoczynek nad rzeką, imprezę w barze itp. Każdej scenie towarzyszy odważny operator
kamery kładący się na torach, biegający po dachach, wskakujący z kamerą do tramwaju czy
auta.

15.MATKA:

Reżyseria: Wsiewołod Pudowkin
Scenariusz: Nathan Zarchi
Zdjęcia: Anatolij Gołownia
Muzyka: S. Blok
Scenografia: Sergei Kozlovsky
Na podstawie: powieści Maksyma Gorkiego
Produkcja: ZSRR
Rok produkcji: 1926
Obsada: Aleksandr Gromov, Aleksandr Savitsky, Anna Zemtsova, Aleksandr Chistyakov, Ivan
Koval-Samborsky, Nikołaj Batałow, Wiera Baranowska, Wsiewołod Pudowkin(oficer policji)

Jedno z najwybitniejszych osiągnięć w dziejach kina światowego.

Arcydzieło porywające niesamowitym autentyzmem postaci i wydarzeń, które wytoczyło
nowy etap dla twórczości filmowej.

Pełnometrażowy debiut fabularny drugiego obok Eisensteina mistrza wczesnego kina
radzieckiego.

Pudowkin genialnie połączył w nim nowatorstwo warsztatowe - oparte na montażu
scalającym
poszczególne sceny w logiczny układ i porządku planu poddanym rymowi
filmowemu - z artystycznymi tradycjami literatury i teatru, które wykorzystane zostały w
niezwykle twórczy sposób.

Film jest ekranizacją jednego z najznakomitszych utworów literatury rewolucyjnej,
przedstawiającego na przykładzie starszej, sponiewieranej przez życie kobiety proces
narastania świadomości klasowej wśród robotników carskiej Rosji.

Pudowkin pieczołowicie zbudował konstrukcję psychologiczną dramatu, bezbłędnie
przekazaną przez wybitnych aktorów scenicznych, Wierę Baranowską i Nikołaja
Batałowa. Ich role są kreowane w duchu metody Stanisławskiego, przy pełnym zespoleniu
wewnętrznym z reprezentowaną postacią, ale przy narzuconej przez reżysera oszczędności
gestu. Rezultatem jest osiągnięcie wzruszającej, intymnej prawdy przeżyć istoty walczącej
o szczęście swoje i bliskich, o szczęście ludzi sobie podobnych - krzywdzonych i
pozbawionych nadziei. Gdy w finale samotna matka staje nad ciałem zabitego syna, by ze
świadomością, że za chwilę zginie, dumnie wznieść czerwony sztandar naprzeciw szarżującej
konnicy - to jej czyn nie jest ani patetycznym symbolem ideowym, ani samobójczą desperacją
kobiety, która już nie ma po co żyć; nie decyzja Niłowny Własowej wyraża coś innego, coś,
co można głęboko odczuć, z czym można się całkowicie solidaryzować. Z tej sceny bije
pewność wiary, że nie da się powstrzymać ludu, który zrozumie prawdę: i to właśnie (choć
przy innym opisie wypadków) chciał powiedzieć Gorki.

Matka jest również - a może nawet przede wszystkim - manifestem potęgi języka
ekranowego, wzorem narracyjnym, jednym z najszlachetniejszych przykładów zastosowania
montażu.

24

background image

Gwałtowność formy tego filmu, dynamika wyrażania w nim sytuacji epickich wydaje się
przynajmniej w części pochodzić z inspiracji Strajkiem, jednak w odróżnieniu od swego
wielkiego kolegi - Eisensteina, który lansuje teorię zderzeń dwóch kolejnych kadrów,
Pudowkin posługuje się poetyką montażu konstruktywnego, służącego do komentowania
płynnie łączonych pierwiastków narracyjnych i dającego cenny walor komunikatywności,
bezpośredniości w przekazaniu idei ekranowej.

Matka jest niemal katalogiem funkcjonalnego zastosowania paraboli poetyckich do
podkreślania istoty wydarzeń (np. skojarzenie demonstracji robotniczej z ruszającymi na
rzece lodami), do ujawniania ukrytych mechanizmów działań ludzkich (reakcja więźniów
na nadejście wiosny), do wyrażania stanów psychicznych (przekazanie synowi przez matkę
wiadomości o organizowanej ucieczce).

Pierwszy wielki film Pudowkina - podobnie jak kolejne - jest dowodem, że wypracowana
plastyka kadrów dodatkowo podkreśla dynamikę dzieła, jego ekspresję emocjonalną.

Wspaniały rytm obrazów jasno strukturujący akcje

Carska Rosja z początku XX wieku. Robotnicza rodzina Własowów popadła w całkowitą
nędzę z powodu pijaństwa ojca rodziny. Każdy jego powrót do domu kończy się awanturą
i znęcaniem fizycznym nad żoną, Niełowną [wstrząsająca kreacja Wiery Baronowskiej].
Jakby tego było mało: współpracuje on ze szpiclami i prowokatorami, co jest przyczyną jego
tragicznego końca - bowiem pewnego dnia Własow zostaje zabity w walce ze strajkującymi.
Jest to jednak dopiero początek prawdziwych nieszczęść, które spadają na rodzinę. Będący
jego całkowitym przeciwieństwem, syn Paweł należy do podziemnej organizacji wywrotowej.
Carskiej policji udaje się wpaść na jej trop i trafia do domu Własowów. Niełowna, chcąc
ocalić chłopaka, pokazuje im miejsce, gdzie schowana jest broń. Kiedy Paweł zostaje skazany
na długoletni pobyt za kratami, matka postanawia, że uwolni go i nawiązuje współpracę z
rewolucjonistami. Dzięki zorganizowanej wspólnie z nimi akcji udaje się jej uwolnić Pawła.
W wiosenny dzień, gdy pękają lody na rzece matka i syn przyłączają się do manifestacji
robotniczej. W trakcie masakry dokonanej na demonstrantach przez wojsko i policję oboje
ponoszą śmierć ...


16.GORĄCZKA ZŁOTA:

Reżyseria:
Charles Chaplin
Scenariusz: Charles Chaplin
Zdjęcia: Roland Totheroh
Muzyka: Charles Chaplin, Max Terr, Carli Elinor, Gerard Carbonara
Montaż: Charles Chaplin, Edward Manson
Produkcja: USA, Charlie Chaplin, United Artist
Rok produkcji: 1925
Obsada: Charles Chaplin, Georgia Hale (Georgia), Mack Swain (Big Jim McKay), Tom Murray
(Black Larsen), Henry Bergman (Hank Curtis), Malcolm Waite (Jack Cameron), Jack Adams, Frank
Aderias, Leona Aderias, Lillian Adrian, Sam Allen, Claude Anderson, Harry Arras, Albert Austin,
Marta Belfort, William Bell, Francis Bernhardt, F.J. Beuaregard, E. Blumenthal, William Bradford,
George Brock, Pete Brogan, William Butler, Cecile Cameron

Akcja rozgrywa się na Alasce wśród poszukiwaczy złota. Charlie jest jednym z nich. Jego
przyjaciel, Jim, znajduje żyłę złota. Jednak radość z odkrycia trwa krótko – uderzony w głowę
traci pamięć. Tymczasem Charlie zakochuje się w piękności z baru. Umawiają się na kolację
w jego domku. Charlie trudzi się jednak na darmo. Dziewczyna nie przychodzi.

Rok 1898, ludzi ogarnęła gorączka złota, każdy, kto może, ściąga do Klondike. Na Alaskę
przybywa również Charlie. W czasie burzy śnieżnej chroni się w napotkanej chacie i
przy tej okazji poznaje dwóch ludzi znanych w całej okolicy: dobrego "Wielkiego" Jima
i złego "Czarnego" Larsena. Odcięci przez nawałnicę i śniegi, przeżywają tam ciężkie
chwile, gdy zaczyna im brakować żywności. Zdesperowany Larsen wyrusza w końcu na
poszukiwanie jedzenia, a oszalały z głodu Jim omal nie zostaje kanibalem.

24

background image

Pewnego dnia drobny, delikatny człowiek postanawia wyruszyć wraz z innymi na
poszukiwanie złota. Tysiące przeszkód - zimno, głód, śnieżne burze z trudem pozwalają im
przetrwać. Któregoś dnia burza śnieżna porywa im chatkę..

Historia opowiedziana w sposób prosty i uniwersalny

Łączy śmiech ze wzruszeniem

Ucieleśnienie optymistycznego pojmowania prawdy życiowej

Magiczna materializacja snów o przygodzie

Wielkie arcydzieło Chaplina



17.ŚWIATŁA WIELKIEGO MIASTA:

Reżyseria:
Charles Chaplin
Scenariusz: Charles Chaplin
Zdjęcia: Roland Totheroh, Gordon Pollock, Mark Marklatt
Muzyka: Charles Chaplin, José Padilla
Montaż: Charles Chaplin
Dźwięk: Theodore Reed
Produkcja: USA, United Artists, Charlie Chaplin
Rok produkcji: 1931
Obsada: Charles Chaplin (włóczęga), Virginia Cherill (niewidoma), Harry Myers (milioner), Hank
Mann (bokser), Florence Lee (babcia niewidomej), Allan Garcia (lokaj), Henry Bergman (kaznodzieja,
dozorca), Albert Austin (zamiatacz, oszust), Stanhope Wheatcroft, John Rand (nędzarz), James
Donnelly, Eddie Baker (sędzia), Robert Parrish (sprzedawca gazet), Granville Redmond, Jean Harlow,
Robert Graves

Wielki mistrz kina, Orson Welles uważał "Światła wielkiego miasta" za najwspanialszy film,
jaki kiedykolwiek nakręcono, zaś historycy kina zgodnie nazywają ten obraz arcydziełem, być
może najważniejszą pozycją w dorobku Charlesa Chaplina.

W "Światłach wielkiego miasta" Charles Chaplin - reżyser, scenarzysta, producent,
kompozytor i aktor w jednej osobie - jeszcze raz wciela się w Małego Włóczęgę Charlie'ego,
postać-ikonę, z którą artysta utożsamiany był od lat przez międzynarodową widownię.
Błąkając się po wielkim mieście, Włóczęga przypadkiem ratuje życie pijanego milionera.
Bogacz z wdzięczności zaprasza bohatera do swego domu i obdarza go serdeczną przyjaźnią.
Następnego dnia, na trzeźwo, milioner nie pamięta wprawdzie nowej znajomości, jednak
wieczorem, po kilku mocnych drinkach pamięć mu wraca i przyjaźń z Włóczęgą znów trwa
w najlepsze - taki scenariusz powtarza się codziennie. Tymczasem Charlie zakochuje się w
pięknej, niewidomej kwiaciarce. Korzystając ze środków bogatego przyjaciela Włóczęga
stara się pomóc dziewczynie - kupuje od niej wszystkie kwiaty, daje jej pieniądze na czynsz,
a potem na kosztowną operację oczu w zagranicznej klinice. Niewidoma kwiaciarka jest
przekonana, że Charlie to hojny i zamożny gentleman. Kiedy wróci z udanej operacji oczu
będzie mogła wreszcie zobaczyć swojego dobrodzieja i odkryje, że jest nim biedny, bezdomny
wędrowiec.

Kiedy Chaplin w 1931 roku kończył zdjęcia do "Świateł wielkiego miasta", już od 4 lata
trwała epoka kina dźwiękowego. Mimo, to autor "Gorączki złota" uparł się by nakręcić film
niemy. Decyzja ta przerażała producentów przekonanych, że "Światła wielkiego miasta"
nie wytrzymają konkurencji filmów z dialogami. Rację jednak miał Chaplin, który jeszcze
raz podbił bez reszty serca publiczności. "Światła wielkiego miasta" to kwintesencja kina
niemego, którego możliwości i środki wyrazu Charles Chaplin opanował do perfekcji.

Pozbawiony dialogu, posiada jedynie partyturę muzyczną autorstwa Chaplina

Temat: Parweniusz walczący o swą godność i lepszy byt

Karykatura przegadania i w ogóle dźwięku w filmie- „nieartykułowane gęganie” aktorów

Tragikomiczny obraz społeczeństwa mieszczańskiego

Charles Chaplin broni estetyki filmu niemego

24

background image

18.GENERAŁ:

Reżyseria: Clyde Bruckman, Buster Keaton
Scenariusz: Clyde Bruckman, Buster Keaton Charles Smith, Al Boasberg,
Zdjęcia: Bert Haines, Devereaux Jennings
Muzyka: William P. Perry
Na podstawie: dzienników Williama Pittengera
Produkcja: USA
Rok produkcji: 1926
Obsada: Buster Keaton(Johnnie Gray), Marion Mack(Annabelle Lee), Richard Allen(Syn), Charles
Smith(Pan Lee)

Rok 1863. Wojna secesyjna. Johnnie Gray jest mieszkańcem Południa i maszynistą
kolejowym. Prowadzi lokomotywę "Generał". Chce wziąć udział w wojnie, ale nie zostaje
przyjęty do wojska, gdyż jego zawód jest przydatny dla zaplecza. Niestety jego narzeczona
Marty traktuje go jak tchórza, gdyż narzeczony nie walczy na froncie. Niespodziewanie
pociąg Johnniego, w którym przypadkowo znajduje się Mary, porywają dywersanci z
Północy i bohater rzuca się w pogoń za swoją lokomotywą. Dywersanci przy pomocy
różnych sposobów starają się zablokować tory, ale Johnnie zwycięsko pokonuje wszystkie
przeszkody Niepostrzeżenie dla siebie przekracza linię frontu i nagle znajduje się na tyłach
wroga W poszukiwaniu żywności trafia do siedziby wrogiego sztabu. Z ukrycia dowiaduje
się o planie wysłania "jego" pociągu z zaopatrzeniem dla wojsk nieprzyjaciela. Udaje mu
się uwolnić narzeczoną, znajdującą się w sąsiednim pokoju. Następnego dnia wraz z Mary
porywa "Generała". Nieprzyjaciele ruszają za nimi w pościg. Narzeczeni w ucieczce tarasują
za sobą tory. Johnnie bardzo sprytnie unieruchamia dźwignię nastawczą, co utrudnia pogoń, a
wreszcie podpala za sobą most, po którym miał przejechać pociąg z zaopatrzeniem. W końcu
udaje mu się szczęśliwie powrócić do rodzinnego miasteczka. W finale filmu zostaje uznany
za bohatera wojennego.

Akcja zbudowana jest symetrycznie wokół pościgu na szynach

Klasyczne dzieło Bustera Keatona

Traktat o kondycji ludzkiej

19.DYLIŻANS:

Reżyseria: John Ford
Scenariusz: Dudley Nichols
Zdjęcia: Bert Glennon, Ray Binger
Muzyka: Richard Hageman, Franke Harling, Louis Gruenberg, John Leipold, Leo Shuken
Scenografia: Alexander Toluboff
Produkcja: USA, United Artist
Rok produkcji: 1939
Gatunek: Western
Obsada: John Wayne, Claire Trevor, Thomas Mitchell, John Carradine, Donald Meek, George
Bancroft, Andy Devine, Berton Churchill

Film rozpoczyna się w momencie, kiedy grupka bohaterów wyrusza z małego miasteczka
Tonto w Arizonie do Lordsburga w Nowym Meksyku. Jeszcze przed wyruszeniem
pasażerowie dowiadują się, że z rezerwatu zbiegł słynny przywódca Apaczów, Geronimo,
który zmobilizował swoich ziomków i grasuje w okolicy. W każdej chwili spodziewać
się można jego ataku. Nie zrażeni tą wiadomością bohaterowie decydują się jechać. Któż
więc znajduje sie w dyliżansie zdążającym do Nowego Meksyku. Przede wszystkim
Lucy Mallory, czcigodna dama, żona oficera, spodziewająca się dziecka. Jedzie do fortu,
położonego na drodze do Lordsburga, gdzie ma połączyć się ze swym mężem. Jest też w
dyliżansie stateczny bankier Gatewood i sprzedawca napojów alkoholowych, pan Peacock.
Jest lekarz, doktor Boone, nałogowy pijak, który dawno stracił prawo do wykonywania
zawodu, i Hatfield, zawodowy szuler. Jedzie także panna Dallas, dziewczyna lekkich
obyczajów, wyrzucona z miasteczka przez zgorszonych jej profesją mieszkańców.

24

background image

Szeryf Wilcox zasiada na koźle, obok woźnicy. Udaje się w podróż, gdyż sądzi, że uda
mu się ująć zbiegłego z więzienia Ringo Kida, który poprzysiągł zemstę nad mordercami
swego ojca i brata, braćmi Plummerami. Przewidywania stróża prawa sprawdzają się:
rzeczywiście na drodze jadącego dyliżansu pojawia się Ringo Kid we własnej osobie.

Trudno sobie wyobrazić większe zróżnicowanie bohaterów westernu. Wiadomo, kto jest
szlachetny, a kto zasługuje na pogardę. Tak toczą się początkowe partie filmu. W miarę
upływu akcji uświęcone dotąd schematy zaczynają jednak ulegać zmianom. Reżyser stawia
bohaterów w sytuacjach, które zmuszają ich do nieustannego dokonywania wyboru. W
toku dramatycznych zdarzeń obnażają się prawdziwe charaktery jadących osób, a Ford
bawi się ciągłym tasowaniem kart. Szuler ginie z godnością wielkiego pana, bandyta
okazuje się rycerski, dziewczyna lekkich obyczajów zaś zasługuje swym postępowaniem
na większy szacunek niż małomiasteczkowe bigotki Notoryczny pijaczyna odrodzi się,
pomagając przy porodzie, szacowny bankier okaże się zaś defraudantem pokaźnej sumy
pieniędzy i łotrem bez skrupułów. Szeryf ostatecznie przymknie oczy na poczynania
Ringo Kida, pozwoli mu rozprawić się z Plummerami i odjechać wraz z Dallas, zamiast
sprowadzać go z powrotem do więzienia.

Reżyser przedstawił barwny obraz czasów pionierskich

Ograniczona w czasie i przestrzeni akcja

Następstwo sekwencji spokojnych i dramatycznych

Dokładne zarysowanie rozmaitych charakterów

Przełom w westernie

20.ICH NOCE:

Reżyseria: Frank Capra
Scenariusz: Robert Riskin
Zdjęcia: Joseph Walker
Muzyka: Howard Jackson , Louis Silvers
Scenografia: Stephen Goosson
Produkcja: USA, Columbia
Rok produkcji: 1934
Gatunek: Komedia romantyczna
Obsada: Clark Gable(Peter Warne), Claudette Colbert (Ellie Andrews), Walter
Connolly(Alexander Andrews), Roscoe Karns(Oscar Shapeley), Jameson Thomas(King Westley)

Ellen (Claudette Colbert), rozpieszczona córka milionera, ucieka z domu. Nie może
pogodzić się z tym, że ukochany papa (Walter Connoly) nie zgadza się na jej małżeństwo
z przystojnym żigolakiem. W autobusie niesforna dziedziczka wielkiej fortuny natyka
się na Petera (Clark Gable). Peter jest bezrobotnym dziennikarzem - od razu rozpoznaje
dziewczynę. Postanawia doprowadzić ją do ojca i zgarnąć sowitą nagrodę wyznaczoną
za odnalezienie uciekinierki. Relacja o tajemniczym zniknięciu Ellen zapewni mu też
dziennikarzowi powodzenie i spektakularny powrót do zawodu. W swoich rachubach Peter
nie bierze jednak pod uwagę, iż mógłby się w Ellen zakochać. Z wzajemnością.

Pierwszy film, któremu udało się zdobyć pięć najważniejszych Oscarów - za najlepszy
film, reżyserię, scenariusz, głównego aktora i aktorkę.

Urocza komedia romantyczna

Przykład kina stylu zerowego

Najbardziej charakterystyczny przedstawiciel banału filmowego

Bajkowa koncepcja rzeczywistości i ludzkiego szczęścia

Scenariusz nie obiecywał niczego nowego - było to powtórzenie znanego tematu komedii
z lat 20. przeniesione do kraju, który wychodził z Wielkiego Kryzysu. Droga bohaterów
prowadzi więc nie tyle przez prowincjonalną Amerykę, ile przez krainę budzącą się do
życia.

Reżyser zadbał, aby widzowie jego komedii nie narzekali na brak wrażeń. W pomysłowy
sposób rozprawił się również z obowiązującym wówczas surowym kodeksem Haysa.

24

background image

Ten nieformalny, ale pilnie przestrzegany przez wielkie wytwórnie zbiór obyczajowych
zakazów i przepisów regulował m.in. długość filmowych pocałunków, wykluczając
jednocześnie pojawienie się na ekranie jakiejkolwiek golizny, czy scen erotycznych. Capra
doprowadził całą rzecz do absurdu. I tak przystojny Peter, idąc spać z Ellen we wspólnym
pokoju hotelowym, na znak czystości swoich intencji rozdziela pokój kocem.

Powodzenie Ich nocy było ciosem dla przemysłu bieliźniarskiego. W latach 30. herosi kina
dyktowali styl życia przeciętnym Amerykanom. Brak podkoszulka u Clarka Gable'a w
słynnej scenie hotelowej, spowodował wyraźny spadek sprzedaży tej części garderoby.

Wykreowany przez Gable'a typ dowcipnego, silnego, namiętnego i odważnego kochanka
zyskał nieśmiertelność i miejsce w milionach kobiecych serc.

Film Capry świetnie przysłużył się kinu, zapoczątkowując serię tak
zwanych "postrzelonych komedii". W latach Wielkiego Kryzysu cieszyły się one
ogromnym powodzeniem - łącząc wartkie tempo z realizmem, ciętymi dialogami i wątkiem
miłosnym trafiły znakomicie w swój czas.

Ich noce były pierwszym filmem w historii kina, który zdobył pięć głównych Oscarów: dla
najlepszego filmu, najlepszego aktora i najlepszej aktorki, za najlepszy scenariusz i najlepszą
reżyserię.


21.BŁĘKITNY ANIOŁ:

Reżyseria:
Josef von Sternberg
Scenariusz: Heinrich Mann, Karl Vollmöller, Robert Liebmann, Carl Zuckmayer
Zdjęcia: Günther Rittau
Muzyka: Frederick Hollander
Teksty piosenek: Robert Liebmann
Na podstawie: powieści Heinricha Manna "Profesor Unrat"
Produkcja: Niemcy, UFA
Rok produkcji: 1930
Obsada: Emil Jannings, Marlena Dietrich

Film ten stał się milowym krokiem w karierze Marleny Dietrich .Wcieliła się tam w postać
Loli Loli, zaś najsłynniejszy wówczas aktor niemiecki Emil Jannings grał profesora
Immanuela Ratha.

Film ten okazał się wielkim wydarzeniem w historii kina światowego (Jannings otrzymał za tę
rolę Oscara).

Pierwszy film dźwiękowy z Emilem Janningsem.

Akcja filmu toczy się na początku lat 20-tych w małym miasteczku niemieckim. Pracujący w
męskim gimnazjum profesor Ratz, człowiek o nieco staroświeckich zasadach zakochuje się
w wyuzdanej piosenkarce kabaretowej o pseudonimie Lola-Lola. Zakończony małżeństwem
romans bohatera, powoduje jego powolną degradację moralną i społeczną.

Jedno z pierwszych arcydzieł kina dźwiękowego było początkiem wielkiej kariery Marleny
Dietrich i zarazem ostatnim wybitnym filmem Josefa von Sternberga. Ten hollywoodzki
reżyser, przeżywający okres świetności w okresie niemym, zajął się odtąd kręceniem
konwencjonalnych melodramatów z odkrytą przez siebie gwiazdą.

Sternberg, który jest z pochodzenia Austriakiem, wraca do Europy i kręci wraz z UFA swoje
arcydzieło

W filmie tym gęsto od aluzji symboli erotycznych

Kapitalne podsumowanie nastrojów ekspresjonizmu

Analiza układów, które niedługo cały świat pozna pod postacią hitleryzmu

Wykorzystuje dźwięk poprawnie technicznie, ale i dla budowania nastroju w pełnych napięcia
scenach dialogowych

Filmu, który stał się milowym krokiem w karierze Marleny Dietrich

Lola–Lola:

Różniła się od dotychczasowych kobiet fatalnych kina. Mimo swojego
sadyzmu, wyrachowania i instrumentalnego traktowania seksu i swych

24

background image

partnerów, w niektórych scenach wyczuwa się w niej tkliwość, rozterkę, może
czasem rozpacz

Świadoma swej seksualności

Wulgarna

Bezczelna

Marlena pokazuje majtki- wtedy było to na granicy pornografii

Film pokazuje degradacje człowieka

Aktorzy jeszcze silnie grają mimiką

Kino poszukujące

22.TOWARZYSZE BRONI (WIELKIE ZŁUDZENIE):

Reżyseria: Jean Renoir
Scenariusz: Charles Spaak ,Jean Renoir
Zdjęcia: Christian Matras
Muzyka: Joseph Kosma
Produkcja: Francja
Rok produkcji: 1937
Obsada: Jean Gabin(kapitan de Boieldieu), Pierre Fresnay, Erich von Stroheim, Marcel Dalio, Julien
Carette

Jeden z najgłośniejszych filmów Jeana Renoira

Fabuła opiera się na autentycznych wydarzeniach, a jej akcja rozgrywa się podczas I wojny
światowej.

Towarzysze broni są pięknym filmem, o niezwykle silnym piętnie fatalistycznego poczucia
krępujących ludzi obowiązków.

Dzieło gloryfikuje conradowską wartość godnego życia zgodnie ze swoimi ideałami.

Renior filmuje wszystko bez patosu, jako naturalną kolej rzeczy, konsekwentnie dbając o
realizm gry aktorskiej.

Antywojenny w wymowie film, zakazany w hitlerowskich Niemczech i faszystowskich
Włoszech, zdobył nagrodę na MFF w Wenecji oraz nagrodę Nowojorskich Krytyków
Filmowych.

Wojna ukazana z perspektywy żołnierzy w obozie jenieckim.

Wszyscy Francuzi to solidarni patrioci w dalszej walce z przeciwnikiem.

Jest to najwznioślejsza elegia satyryczna o charakterze wściekle klasowym.

Wielkim złudzeniem jest szerzona przez międzynarodową warstwę feudalnego rycerstwa”
teza o wzajemnej nienawiści wszystkich narodów, że wojny są nieuniknione.

To prawdziwie męski, twardy, wojenny film

● Niemiecki oflag z czasów I wojny. Francuscy jeńcy myślą tylko o ucieczce,

pracowicie żłobiąc całymi dniami podkop. Republika Francuska zrobiła oficerami
swojej armii różnych ludzi, na sąsiednich pryczach śpi arystokrata kapitan de Boeldieu
(Fresnay), wywodzący się z ludu lotnik-mechanik - porucznik Maréchal (Gabin)
i żydowski bankier - podporucznik Rosenthal (Marcel Dalio). Wszyscy jednak
są patriotami, marzą o wolności, która pozwoli wrócić im na front. W przeddzień
ucieczki jeńcy zostają przeniesieni do lepiej strzeżonego obozu, który mieści się w
zamku położonym w trudno dostępnych górach. Jego komendantem jest major von
Reuffenstein (Stroheim). Między dwoma arystokratami (niemieckim i francuskim)
nawiązuje się nić przyjaźni - dla arystokracji narodowość jest w istocie sprawą
wyboru. Obydwu łączą podobne losy, przeszłość ich rodów od wieków parających się
żołnierką i świadomość końca starego świata, który odtąd należeć będzie do takich
jak Maréchal i Rosethal. Mimo to, a może dlatego właśnie de Boeldieu poświęca
się, by ułatwić ucieczkę plebejskiemu mechanikowi i żydowskiemu finansiście.
Reuffenstein musi go zastrzelić, ale rzuca na jego ciało jedyny kwiat jaki udało mu się
wyhodować w surowym, górskim klimacie. Zbiedzy szczęśliwie docierają do granicy

24

background image

szwajcarskiej. Po drodze Marechal nawiązuje przelotny romans z niemiecką chłopką
Elsą (Dita Parlo), która daje uciekinierom schronienie.

23.BRZASK:

Reżyseria: Marcel Carné
Scenariusz: Jacques Prévert, Jacques Viot
Zdjęcia: Albert Viguier, Philippe Agostini, André Bac
Muzyka: Maurice Jaubert
Scenografia: Alexandre Trauner
Produkcja: Francja
Rok produkcji: 1939
Obsada: Jean Gabin(François), Jules Berry, Marcel Péres ,Jacques Baumer

Robotnik François [Jean Gabin] rywalizuje z aktorem Valentinem [Jules Berry] o serce
pięknej kwiaciarki Françoise [Jacqueline Laurent]. Konflikt komplikuje się dodatkowo
w skutek tego, że kochanka Valentina, Clara, [Arletty] kocha się w François. Dochodzi
do rozlewu krwi. François zabija Valentina i barykaduje się w swym pokoju. W nocy
odtwarza sobie wydarzenia, które doprowadziły do tej sytuacji. O brzasku François
uświadamia sobie beznadziejność swego położenia i popełnia samobójstwo.

Melodramat Marcela Carné uchodzi za arcydzieło poetyckiego realizmu.

Film wykorzystuje konsekwentnie techniczne możliwości przenikań i montażu w
dramatycznym przebiegu akcji w oblężonym pokoju.

Bardzo ważna rola światła

Zaciemnienia

bardzo wolno

Impresjonizm

Rozmyte kontury

Jazda kamery

Łamanie stylu

Poetyckość słowa

Bohater

Niedookreślony



24.SOKÓŁ MALTAŃSKI:

Reżyseria: John Huston
Scenariusz: John Huston
Zdjęcia: Arthur Edeson
Muzyka: Adolph Deutsch
Scenografia: Robert Haas
Kostiumy: Orry-Kelly
Montaż: Thomas Richards
Dyrektor artystyczny: Robert M. Haas
Na podstawie: powieści Dashiella Hammetta
Produkcja: USA, Warner Bros
Rok produkcji: 1941
Obsada: Humphrey Bogart(Sam Spade), Barton MacLane, Gladys George, Lee Patrick, Mary Astor,
Peter Lorre, Sydney Greenstreet

Arcydzieło czarnego kryminału

Jeden z najwybitniejszych filmów kryminalnych w historii kina

Wyróżniony 3 nominacjami do Oscara

Prywatny detektyw Sam Spade (Humphrey Bogart) próbuje rozwikłać zagadkę zniknięcia
bezcennej statuetki.

Sam Spade, prywatny detektyw otrzymuje odnalezienia młodszej siostry Ruth Wonderly.
W miarę jak Spade zaczyna zgłębiać sprawę okazuje się, że jego prawdziwe zlecenie
polega na odnalezieniu niewielkiego posągu przedstawiającego sokoła. Rzeźba ta
powstała w roku 1539 i była wyrazem hołdu złożonego przez Templariuszy królowi

24

background image

Hiszpanii. Niestety, w drodze do Hiszpanii galera, która ją przewoziła została zatopiona
przez piratów a posągu słuch zaginął. Rzeźba odnajduje się po latach w San Francisco, ale
chętnych do jej zdobycia jest wielu.

Spade zagrany przez Bogarta, ucieleśnia człowieka wymierzającego sprawiedliwość,
sam mimo wszelkich przeszkód rozwiązuje zagadkę

Na jego kreacji wzorowano się w

następnych filmach czarnej serii

Bohater Sokoła Maltańskiego Sam Spade jest zdecydowany, bezwzględny, cyniczny,
oszukujący gangsterów i wodzący za nos policję, nie może pozwolić sobie nawet
na chwilę słabości, prawdziwe uczucia kryje pod maską. A przy tym lekceważy
rozmaite normy i formy obyczajowe, zaczyna dzień od szklaneczki whisky, wczesnym
popołudniem idzie do łóżka z klientką, romansuje także z żoną wspólnika. Nie do końca
jasne są motywy uporu, z jakim walczy o rozwiązanie zagadki. Wymierza sprawiedliwość
- tak, ale też eliminuje tych, którzy mogą stanowić dlań bezpośrednie zagrożenie, zarabia
na chleb, wypełnia swoją wewnętrzną potrzebę działania, utwierdza się w poczuciu
własnej tożsamości

Rolą Sama Spade'a Bogart stworzył pierwszą w kinie amerykańskim postać
autentycznego losera - człowieka zawsze skazanego na klęskę, noszącego ją w sobie
i mającego świadomość tego. W żadnym z jego dotychczasowych bohaterów nie była
tak wyeksponowana inteligencja, przenikliwość, zdolność do precyzyjnego myślenia,
znakomita pamięć i umiejętność kojarzenia faktów, intuicja, znajomość psychiki ludzkiej i
własnej, wreszcie pewien dystans do siebie. Ale losera nie można zagrać przekonywująco,
trzeba nim być.

Od Sokoła maltańskiego zaczyna się czarne kino lat 40. Charakteryzowało się ono penetracją
mrocznych zakamarków wielkich miast zmieniających się w niepokojącą dżunglę, gdzie rządzi
kłamstwo i ludzka zawiść. Bogart był w tym świecie wprawdzie orędownikiem dobra, lecz
cynicznie posługiwał się takimi samymi metodami jak ścigani przezeń przestępcy.

25.OBYWATEL KANE:

Reżyseria: Orson Welles
Scenariusz: Herman J. Mankiewicz, Orson Welles
Zdjęcia: Gregg Toland
Muzyka: Bernard Herrmann
Scenografia: Van Nest Polglase
Kostiumy: Edward Stevenson
Montaż: Robert Wise
Producent wykonawczy: Orson Welles
Produkcja: USA,RKO
Rok produkcji: 1942
Obsada: Orson Welles(Kane), Joseph Cotton(Jedediah Leland), Dorothy Comingore(Susan Alexander
Kane), Agnes Moorehead(Mary Kane), William Alland(Jerry Thompson), Ray Collins(Szef James),
George Coulauris(Nauczyciel), Erskine Sanford(Herbert Carter), Everett Sloane(Pan Bernstein), Paul
Stewart(Raymond, Lokaj Kane'a), Ruth Warrick(Emily Monroe Norton Kane)

Magnat prasowy Charles Foster Kane (Orson Welles) umiera w swoim zamku Xanadu.
Pewien reporter podejmuje próbę zrekonstruowania tego typowo amerykańskiego życiorysu i
przeprowadza w związku z tym mnóstwo wywiadów. Struktura fabularna filmu przypomina
puzzle. Z całej masy pojedynczych scen, retrospekcji i sekwencji stylizowanych na dokument
wyłania się niezmiernie skomplikowany obraz osobowości, ujawniający brak skrupułów w
robieniu kariery, ale również wielkie osamotnienie Kane’a.

Obywatel Kane" rozpoczyna się sceną samotnej śmierci starca (w tym momencie nie wiemy
jeszcze kim jest), który wypowiada swoje ostatnie słowo: "Rosebud - Różyczka" i upuszcza
na podłogę szklaną kulę - przycisk do papieru. Ta scena mimo, że w filmie pokazana
tylko raz, będzie nam towarzyszyła do samego końca właśnie z powodu tych ostatnich,
wypowiedzianych przez mężczyznę słów. W następnym ujęciu zaskoczenie - widzimy kronikę

24

background image

filmową, z której dowiadujemy się kim był starzec, a był nie byle kim, potentatem prasowym,
który na stałe zapisał się w historii Ameryki, to Charles Foster Kane (w tej roli doskonały
Orson Welles). Kronika filmowa w skrócie przedstawia nam historię tego nieprzeciętnego
człowieka od jego narodzin aż do śmierci. Orson Welles zastosował tu zabieg stylistyczny,
który w tym czasie był czymś zupełnie nieznanym - w pierwszych minutach filmu pokazał
zakończenie i skróconą opowieść o życiu głównego bohatera. Zakłócił tym samym liniowość
narracji, co w owych czasach było rzeczą niespotykaną. U widza może to powodować bowiem
wrażenie, że nie zostało nic więcej do opowiedzenia. Nic bardziej mylnego - Welles daje
widzowi do zrozumienia, że to nie biografia bohatera jest tym co warte zainteresowania,
ale przyczyny, które doprowadziły do takiego a nie innego finału. Wraz z końcem kroniki
widz zostaje przeniesiony na salę projekcyjną, między redaktorów - autorów właśnie
obejrzanego materiału. Szef zespołu - reżyser nie jest jednak zadowolony z osiągniętego
wyniku, domaga się od swoich podwładnych czegoś szczególnego - wyjaśnienia znaczenia
ostatniego wypowiedzianego przed śmiercią Kane'a słowa - "Różyczka" W tym celu wysyła
dziennikarza, którego zadaniem jest dowiedzieć się na ten temat jak najwięcej. Ma to osiągnąć
rozmawiając z osobami, które były najbliżej Charlesa Fostera Kane'a. W tym właśnie miejscu
zaczyna się właściwa "akcja" filmu.

Obywatel Kane to seria retrospekcji, z których każda jest wynikiem spotkania dziennikarza z
inną osobą z otoczenia Kane'a: zarządcą "Inquierer'a" Bernsteinem, jego przyjacielem
Lelandem, żoną Susan Alexander i kamerdynerem (wyjątkiem jest tu Thatcher - prawny
opiekun Kane'a, spotkanie z którym zostało zastąpione odczytaniem zapisków w jego
dzienniku). Co ciekawe, mimo, że dziennikarz wydaje się osobą ważną dla fabuły, Welles
nigdy nie pokazuje jego twarzy (podobnie jak twarzy reżysera / redaktora, który mu zadanie
zlecił), znamy jedynie jego nazwisko (Thompson) i słyszymy głos. Reżyser wydaje się
mówić, że w tej opowieści to nie na nich powinna się skupiać uwaga widza. Z opowiadania
każdej z osób wyłania się trochę inny portret głównego bohatera, wzbogacony o nowe
szczegóły, uzupełniający jego wizerunek. Kane'a poznajemy w 1871 roku jako kilkuletniego
chłopca. Dowiadujemy się, że w wyniku zapisu w testamencie jednego z klientów motelu
prowadzonego przez matkę, chłopiec dziedziczy kopalnię złota w Colorado i cały majątek,
jednakże pod warunkiem, że zostanie oddany pod opiekę i wychowanie przedstawiciela banku
zarządzającego zapisanym majątkiem. Twórca wyraźnie sugeruje, że matka zgadza się na
oddanie dziecka aby zminimalizować jego kontakt z ojcem. Jest to scena niezwykle ważna dla
konstrukcji filmu, scena, która ostatecznie stanie się kluczem do wyjaśnienia zagadki
Charles'a Fostera Kane'a. Welles snuje opowieść o kolejach życia potentata prasowego,
właściciela kilkudziesięciu tytułów gazet, stacji radiowych, drukarni i transatlantyków.
Poznajemy jego pierwszą i najważniejszą gazetę "Inquirer", otoczenie, aspiracje, przyjaciela,
kolejne żony, krótką polityczną karierę, aż wreszcie historię jego symbolicznego upadku. Film
stopniowo wprowadza nas w opowieść o wielkim człowieku, prowadząc nas od jego
dzieciństwa poprzez młodość, wiek dojrzały do późnej starości, wreszcie śmierci. Wraz z
zaznajamianiem się z opowieścią i osobowością Kane'a, zaczynamy rozumieć co nim kieruje,
jasne stają się przesłanki jego działania. Wyłania się z tego obraz prawdziwie zaskakujący -
obraz człowieka, idealisty, który nie wytrzymał próby jaką postawiło przed nim życie, stał się
zgorzkniały i... samotny (ostatecznym dowodem jego osamotnienia jest niedostępne
zamczysko Xanadu, w którym zamieszkał). Jest w filmie scena, w której Kane wraz ze swoim
przyjacielem Lelandem i pracownikami redakcji pracują nad zawartością pierwszej strony
dziennika "Inquirer", którego Kane jest właścicielem i redaktorem naczelnym w jednej osobie.
Kane umieszcza na tytułowej stronie Deklarację Zasad - zbiór reguł, które mają stać się
podstawą funkcjonowania gazety. To symbol - deklaracja wierności zasadom. Po latach
Leland odsyła Deklarację Kane'owi, a ten drze ją na strzępy ostatecznie zrywając z ideałami
młodości. Wtedy wiemy już, że Charles Foster Kane przegrał swoją życiową batalię. Orson
Welles jednak nie poprzestaje na opowiedzeniu historii ale wskazuje również przyczynę
upadku. Kane nie potrafi kochać, krzywdzony przez ojca, w wieku kilku lat pozbawiony
matczynego ciepła, wychowany przez bank nie potrafi kochać. W obrazie uporczywie
przewija się motyw niezaspokojonego uczucia, bohater pozbawiony jej w dzieciństwie
próbuje odnaleźć jej substytut u swojej żony, próbuje ją kupić u swoich wyborców.

24

background image

Jednocześnie jest jednak zbyt zachłanny, a co więcej, nie potrafi jej wykrzesać z samego
siebie. Z tego samego powodu niszczy swoją (jedyną) przyjaźń z Lelandem, by w końcu
zostać samemu i samotnie umrzeć. Różyczka. Czym jest? Reżyser w jednym z ostatnich ujęć
filmu pokazuje dziecięce saneczki palone w piecu przez robotników porządkujących
posiadłość Kane'a po jego śmierci. W zbliżeniu widzimy rysunek i podpis - Różyczka.
Saneczki to kolejny symbol - utraconego dzieciństwa, tęsknoty za domowym ciepłem,
miłością matki; a może po prostu ... tęsknoty za normalnością

Reporter, pełniący rolę narratora, ukazywany bywa niemal wyłącznie z tyłu, obiektyw śledzi
wszystkich zza jego pleców. Ta technika, zwana „subiektywną kamerą” bierze swój początek
właśnie z Obywatela Kane’a.

W wielu scenach Welles posługuje się montażem wewnątrzkadrowym, wykorzystując
pełną przestrzeń, w której bohaterowie poruszają się jak na scenie teatralnej. Ta szeroka
perspektywa kontrastuje z licznymi ujęciami robionymi z żabiej perspektywy (od dołu) oraz
ze stosowanymi w filmie przesłonami.

Szybkie zmiany perspektywy oraz mnogość różnych typów oświetlenia doskonale
harmonizują z historią składaną niczym puzzle.

Obywatel Kane należy bezspornie do pierwszej dziesiątki najważniejszych dzieł w historii
sztuki filmowej.

Film jest debiutem 25-letniego Wellesa, który w momencie jego realizacji miał co prawda
na swoim koncie sukcesy sceniczne, radiowe, jednak nie miał żadnego doświadczenia w
dziedzinie kinematografii.

Bardzo ważną rolę (nie mniej ważną niż aktorzy) odgrywały dekoracje, scenografia. Nie były
to po prostu dekoracje, pełniły one funkcję dramaturgiczną, pomagały określić wzlot i upadek
bohatera

Welles wypracował własny obraz wizualnego rozwoju wydarzeń. Zrozumiał instynktownie
to, czego inni reżyserzy, bardziej od niego doświadczeni, nie potrafili ani zrozumieć, ani tym
bardziej zaakceptować, a mianowicie, że sceny i sekwencje powinny następować po sobie w
taki sposób, aby widz w ogóle nie zauważył techniki ich łączenia i konstrukcji.

Mimo artystycznego sukcesu film poniósł finansową porażkę.

Tytułowy bohater filmu okazał się świadomą stylizacją, nawiązującą do życia magnata
prasowego Williama Randolpha Hearsta. Jego gazety nie zostawiły na filmie suchej nitki.

Film został nagrodzony Oskarem za oryginalny scenariusz w 1941 r

27.CASABLANCA:

Reżyseria: Michael Curtiz
Scenariusz: Julius J. Epstein, Philip G. Epstein, Howard Koch
Zdjęcia: Arthur Edeson
Muzyka: Max Steiner
Scenografia: George James Hopkins
Kostiumy: Orry-Kelly
Montaż: Owen Marks
Dyrektor artystyczny: Carl Jules Weyl
Na podstawie: sztuki Murray'a Burnett'a
Producent wykonawczy: Jack L. Warner
Produkcja: USA, Warner Bros
Rok produkcji: 1942
Obsada: Humphrey Bogart(Richard "Rick" Blaine), Ingrid Bergman(Ilsa Lund Laszlo), Paul
Henreid(Victor Laszlo), Claude Rains(Kapitan Louis Renault), Peter Lorre(Ugarte),Conrad
Veidt(Major Heinrich Strasser)

Humphrey Bogart gra tu Ricka Blaine'a, Amerykanina osiadłego w Maroku, właściciela
eleganckiego lokalu w Casablance, stanowiącej punkt etapowy dla uchodźców francuskich
w drodze do Lizbony i dalej - do Stanów. Pewnego dnia przybywa ukochana Ricka, Ilsa,
która przed kilku laty opuściła go w tajemniczych okolicznościach; po jej utracie wplątał

24

background image

się w pomoc Etiopczykom, broniącym się przed inwazją włoską, potem walczył po stronie
republikanów w Hiszpanii, aż znalazł się w Afryce; kocha Ilsę nadal. Ona jest żoną wybitnego
bojownika ruchu oporu i nie może od niego odejść. Rick ma dwie wizy portugalskie, jest
panem sytuacji. Wybiera rozwiązanie najtrudniejsze: oddaje wizy Ilsie i jej mężowi. Jest to
zarazem jedyne wyjście do przyjęcia przez człowieka, który chce patrzeć w swoją twarz bez
poczucia klęski.

Rick Blaine:

Figura wręcz wzorcowa

Sentymentalny cynik

Inteligentny, dowcipny, odważny z tajemniczą przeszłością.

Choć twierdzi, że jest egoistą, że dba tylko o własne dobro, walczył
przeciwko faszystom, jest uczciwy i szlachetny.

Ilsa Lund:

Piękna, niewinna i szczera

Zagubiona i rozdarta

Victor Laszlo:

Bohater ruchu oporu

Mężczyzna odważny, ale i mający wątpliwości.

Major Strasser®wcielenie zła

Renault®niesłychanie dowcipny łajdak

Zakończenie: Casablanca nie byłaby tym, czym jest, gdyby nie jej końcówka. Rick podejmuje
decyzję, mówi nieśmiertelne słowa o trojgu ludzi w szalonym świecie, Ilsa i Victor odlatują.
Nie ma spełnienia miłości, jest wspaniałe poświęcenie i główny powód do wzruszeń. A jakby
tego było mało, słyszymy na koniec słynne „To chyba początek pięknej przyjaźni”.


28.MAŁY CEZAR:

Reżyseria: Mervyn le Roy
Scenariusz: Francis Edwards Faragoh, Robert N. Lee
Zdjęcia: Tony Gaudio
Muzyka: Erno Rapee
Na podstawie: powieści W.R.Burnetta
Produkcja: USA, First National
Rok produkcji: 1930
Gatunek: Film Gangsterski
Obsada: Edward G. Robinson (Rico Bandello), Douglas Fairbanks Jr. (Joe Massara), Glenda
Farrell (Olga Strassoff), Thomas Jackson (Tom Flaherty), Sidney Blackmer, Ralph Ince, Maurice
Black

Historia Ricka, bezwzględnego przestępcy, który wyrusza do miasta i staje się tam jednym z
najważniejszych gangsterów. Wydany, ukrywa się przed policją, która chce go wyciągnąć z
kryjówki, dlatego rozpowszechnia plotki o jego rzekomym tchórzostwie.

W filmie tym reżyser po raz pierwszy pokazuje faktyczną przestępczość USA. Odchodzi tym
samym od umowności wcześniejszych filmów kryminalnych, w których centrum znajdowali
się sprawcy przestępstw bądź detektywi

Na tle kryzysu gospodarczego i masowego bezrobocia Mały cezar ukazuje obraz Ameryki nie
mający nic wspólnego z wiarą w postęp minionych lat.

Nie sprawiedliwość i pracowitość prowadzą do dobrobytu i bezpieczeństwa, lecz egoizm i
brutalność

Pierwsze znaczące dzieło filmu gangsterskiego lat trzydziestych i staje się wzorem dla
kolejnych utworów tego gatunku

Tytułowy Cezar - Federico Rico Bandello (Edward Robinson) to człowiek z nizin, żądny
prestiżu i władzy. Wiedziony ślepą ambicją awansuje z pozycji drobnego opryszka do roli
szefa gangu. Dzieje Rico są klasycznym modelem wzrostu i upadku. Zdobywa siłę, która
wiedzie ku samozniszczeniu, cały film wiedzie go fatalnie ku ostatecznej klęsce. Jego
przyjaciel, Joe Massara wybiera karierę w show bussinesie, pociąga go urok nocnego życia,

24

background image

zostawia swojego kompana dla kobiety, dla Rico to wszystko mogłoby nie istnieć. Ulega
jednak emocjom, dawna przyjaźń nie pozwala mu go zabić. Zbliżenia twarzy oddają targającą
nim wewnętrzną walkę rozsądku i lojalności.

Rico Bandelli to antybohater bez przyszłości, jego koniec jest żałosny, ginie z rąk policjanta
Flaherty'ego, którego chciał wcześniej zabić. Zanim jednak nastąpi decydujące starcie, Rico
osiąga samo dno społecznej drabiny. Kiedy traci szanse, pali za sobą wszystkie mosty i
znajduje się na dnie. Dogorywa w samotności i odtrąceniu w przytułku Armii Zbawienia.

Człowiek "znikąd", bez przeszłości i rodziny, ukazany niezmiennie w opozycji wobec
obowiązującego porządku. Niewysoki, krępy, z chrapliwym włoskim akcentem, nie zachęca
do identyfikacji; nie wzrusza ani nie budzi sympatii. Nie posiada indywidualizujących rysów,
nie ma żadnych cech mogących zjednać mu widza. Brak mu romantycznych rysów, typowych
dla późniejszych gangsterów.

W filmie rzeczywistość stanowi zamkniętą przestrzeń, większość akcji toczy się w gabinetach
szefów, nocnych lokalach.

Prosta konstrukcja tego filmu dopuszcza do przejaskrawienia obrazów zła, bez przedstawienia
antidotum, nie dopuszcza jeszcze refleksji, nie ma tu miejsca na widoczne np. w Angels With
Dirty Faces
echa korupcji. Brak społecznego tła, konflikt dwóch sił jest jasny, a granica
dzieląca dwa światy łatwa do uchwycenia. Tragiczny w swojej potoczności finał nie przynosi
żadnych rozstrzygnięć, nie dostarcza zapowiadanej przez ewangeliczne motto lekcji moralnej.
Dobro, w rozumieniu społecznej korzyści nie jest tutaj w ogóle reprezentowane. Ukaranie
pojedynczego gangstera nie eliminuje źródeł zła.

Zarzucano filmowi zbytnią statyczność, przeładowanie dialogami (co było zresztą
powszechną wadą w początkach kina dźwiękowego), a zbyt moralizatorskie zakończenie nie
budziło zachwytu części krytyki.

Edward G. Robinson stworzył doskonałą rolę przerażającego, ale i fascynującego człowieka,
opętanego żądzą panowania nad innymi. Prywatnie Robinson był tak łagodnym człowiekiem,
że miał trudności z zagraniem w scenach rewolwerowych. Gdy rozlegały się strzały, nerwowo
przymykał oczy.
Reżyser zastosował wybieg - kazał tak mocno oświetlić oczy aktora, że rażące go światło nie
pozwalało mu zamknąć powiek. W ten sposób Rick Bandello zyskał swoje słynne bezlitosne
spojrzenie

W Małym Cezarze widz mógł podziwiać determinację i odwagę głównego bohatera. LeRoy
nie stworzył jednak filmowego wariantu powieści łotrzykowskiej. W obrazie wieje grozą.
LeRoy obnażył przede wszystkim mechanizmy świata przestępczego. Publiczność w
kinie wiedziała, że po śmierci Ricka, jego miejsce w podziemnej hierarchii zajmą ludzie
jeszcze gorsi. Rico nie wzrusza ani nie budzi sympatii. To jeszcze „surowy” bohater kina
gangsterskiego. Następni reżyserzy dodadzą mu pociągające cechy - pasję życia, zachłanność
na sukces, niemal romantyczną wolność. To wszystko sprawi, że widz zacznie kibicować
gangsterom strzelającym do policjantów. W filmie Le Roya jeszcze tego nie ma. Są za to
sceny rozgrywając się w ponurych slumsach i czynszowych kamienicach. Rzeczywistość
stanowi zamkniętą przestrzeń. Większość akcji toczy się w gabinetach szefów i nocnych
lokalach. Ulice rozświetla blask tandetnych neonów. Muzyka dobiegająca z nocnych
klubów miesza się z piskiem opon szybkich samochodów i strzałami. Miasto jest metaforą
zamknięcia, uwięzienia i zepsucia. Jest kamienno - asfaltową dżunglą.

Film zrodził także typowo gangsterski, pełen przesadnej elegancji i dbałości o detale styl. Jego
atrybutami były: garnitur, kapelusz, płaszcz prochowiec, specyficzny chód, ruchy i maniery
oraz rewolwer 35 mm i pistolet maszynowy Thompson z bębenkowym magazynkiem. Całość
dopełnia roztaczająca się wokół bohatera atmosfera grozy i piękne kobiety




29.WRÓG PUBLCZNY NR 1:

Reżyseria: William A. Wellman
Scenariusz: Harvey F. Thew

24

background image

Zdjęcia: Devereaux Jennings
Muzyka: David Mendoza
Scenografia: Max Parker
Na podstawie:
Produkcja: USA
Rok produkcji: 1931
Gatunek: Film Gangsterski
Obsada: Jean Harlow(Gwen Allen), James Cagney(Tom Powers), Edward Woods(Matt Doyle), Joan
Blondell(Mamie), Beryl Mercer(Ma Powers), Donald Cook(Mike Powers), Frankie Darro(chłopak
Matt), Mae Clarke(Kitty), Mia Marvin(Jane), Leslie Fenton(Samuel 'Nails' Nathan)

Twórcami scenariusza byli autentyczni dziennikarze, a nie zawodowi scenarzyści firmy
Warner Brothers.

Film reżyserowany przez Williama A. Wellmana, reprezentuje gatunek w pełnym rozkwicie.

W pierwszych sekwencjach wzrokiem obejmujemy perspektywę centrum wielkiego miasta,
(prawdopodobnie jest to Detroit lub Chicago). Ukazany jest ruch, mrowie ludzi, pełne ulice,
fabryki (to jedno z niewielu widoków na miejsce pracy. W poetyce tych filmów jest ona
praktycznie nieobecna).

Opis rzeczywistości tylko pozornie zachowuje neutralność, jesteśmy świadkami dojrzewania
Toma Powersa. Poznajemy go w dzieciństwie, które film opisuje jednak w znaczący sposób,
tworząc z bohatera ofiarę swojego otoczenia. Środowisko jego młodości to dosyć uboga
rodzina i autorytarne stosunki w domu, bezlitosny, bijący syna ojciec (policjant) i dobrotliwa,
kochająca matka. Młody Tommy prowadzi życie zawadiackiego youngstera, typowego
młodego ulicznika. Zaczyna od drobnych lecz bezczelnych kradzieży i szybko pokonuje
kolejne stopnie przestępczej edukacji. Wraz z kumplem Mattem zaczyna odwiedzać spelunkę
Red Oaks Club, gdzie poznaje pasera Kulfona. Złodziejska inicjacja w skoku na magazyn
futer przynosi awans w hierarchii. Pierwsza przymiarka garnituru czyni z niego rasowego
gangstera.

Tom Powers jest silnie zakorzeniony w otoczeniu, do pewnego momentu żyje jak każdy
wokół niego. Stosunkowo dobrze poznajemy jego rodzinę. Znamienne, że nie ma tu
ścisłego rozgraniczenia między światem przestępczym i społecznym, brak wyraźnego
przeciwstawienia sobie tych sfer. Z postawą Toma kontrastuje życie jego starszego brata
Mike'a, który po powrocie z wojny uczy się i pracuje -Tom nazywa to "frajerstwem".

Postać wykreowana przez Jamesa Cagneya jest pełna dynamiki, Tom jest przeciwstawieniem
jednowymiarowego Cezara Rica Bandellego. Nie jest niepohamowanym, jak Rico,
nieprzystosowanym indywiduum. Tom Powers jest swobodny i sprytny, potrafi korzystać
z życia i realizować swoje pragnienia. Jest pełen witalności, lecz jego brutalność i
bezwzględność jest jednakowa, tak wobec swoich przeciwników jak i kobiet, nie ma respektu
dla ich uczuć i wrażliwości. Przejawem osobliwej mentalności jest scena, w której w dowód
lojalności gangsterzy wykonują wyrok na koniu, który kopnięciem zabił ich szefa. Akcje
Toma nie są poparte żadnym zastanowieniem, działa bez namysłu. Śmierć Matta napawa go
rządzą zemsty, jednak i on ginie zabity przez konkurencyjny gang Skinnera, przekonany o
własnej mocy nie wierzy, że również jego dosięgła w końcu czyjaś kula. Gdy zostaje trafiony,
na jego twarzy maluje się zaskoczenie i złość, zdziwiony wypowiada znamienne słowa: nie
jestem taki silny

Mimo wielu różnic koniec Toma Powersa i śmierć Rica Bandellego są niemal identycznie
beznadziejne. Obydwaj są w finałach swoich historii tragicznie samotni. Umierają w
bezsilności, bez szans na ocalenie


24


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Awangarda doc id 74335 Nieznany (2)
kolo 1 doc id 237073 Nieznany
E13 doc id 149200 Nieznany
LAB1 Sw i zast geom doc id 1052 Nieznany
E15 doc id 149221 Nieznany
Cinemania 1997 doc id 117144 Nieznany
LAB3 Sw i zast OFT doc id 10525 Nieznany
doc 4 id 138461 Nieznany
New Doc 1 id 317762 Nieznany
klasa 2 LO Matematyka doc id 23 Nieznany
EKSPRESJONIZM doc id 157089 Nieznany
ci gimin1 doc id 116543 Nieznany
LAB2 Sw i zast dB doc id 105257 Nieznany
Awangarda doc id 74335 Nieznany (2)
doc A 1 mg50k202 id 138466 Nieznany
KINO AMERYKANSKIE LAT 30 doc id Nieznany
Prawa i obowiazki obywatela id Nieznany
Abolicja podatkowa id 50334 Nieznany (2)

więcej podobnych podstron