NOWA FALA
Nowa Fala (Nouvelle vague):
1959-1964
Koniec lat 50. był przełomowym okresem w historii sztuki filmowej. Wydawało się wówczas, ze pewien typ kina - nazwijmy go klasycznym - oparty na atrakcyjnej, dobrze opowiedzianej tabule, przezroczystości narracji i systemie gwiazd doszedł swego kresu. W różnych częściach świata młodzi filmowcy zaczęli się nagle buntować przeciw ograniczeniom „starego kina'. Bunt ten miał różne przyczyny
Przyczyny techniczne: nowa, lekka kamera umożliwiała reporterska ruchliwość i stuprocentowa rejestrację dźwięku, czułe taśmy me zmuszały już do sztucznego oświetlania planu
Przyczyny psychospołeczne: estetyczny gorset kina klasycznego nie pasował do aktualnego tempa życia i rozluźnienia tradycyjnych norm etycznych
Ten ogólnoświatowy proces znalazł akurat we Francji swoją nazwę i najdobitniejszy, najbardziej adekwatny wyraz.
Geneza samego terminu łączyła się z polityką. W grudniu 1957 roku tygodnik „LExpress" (przygotowujący społeczne nastroje przed powstaniem V Republiki i powrotem, do władzy generała de Gaulle'a) opublikował tekst ankiety, adresowanej do ośmiu milionów młodych Francuzów między 18 a 30 rokiem życia. Celem ankiety było sportretowanie świadomości tego pokolenia. Wyniki ankiety, z komentarzem do niej, przedstawione zostały w następnym roku w książce Francoise Giroud „La Nouvelle Vague. Portraits de jeunesse" (Nowa fala. Portrety młodzieży). Termin przyjął się i stosowany był powszechnie w toku długotrwałej dyskusji wokół nowej generacji.
W tym samym czasie, w ciągu sezonu 1958/59, weszło po kolei na ekrany kilka filmów, których problematyka świetnie korespondowała z toczącą się dyskusją. Były to utwory początkujących reżyserów. W listopadzie 1958 roku odbyła się premiera Kochanków Louisa Malle'a, w lutym 1959 wszedł na ekrany Piękny Sergiusz, debiut znanego już krytyka Claude'a Chabrola, a w marcu kolejny film tego autora - Kuzyni, w maju, zaraz po triumfie na festiwalu w Cannes (Nagroda Specjalna Jury), pojawiło się w kinach Czterysta batów Francois Truffauta. Wówczas już zmiana znaczeniowa terminu okazała się nieodwracalna: Nowa Fala oznaczała odtąd nowy nurt w sztuce filmowej.
Pierwszy użył terminu w odniesieniu do kina krytyk Pierre Billard, który określił mianem Nowej Fali pełnometrażowe debiuty filmowców wywodzących się z redakcji miesięcznika „Cahiers du Cinema
Douchet wyróżnia dwa nowofalowe pokolenia:
Pokolenie, które klęska w 1940 roku zastała w młodości, ludzie urodzeni między rokiem 1918 a 1925 → Andre Bazin, Jacąues Doniol-Valcroze, Pierre Kast (1920), Maurice Scherer (czyli przyszły Eric Rohmer), Chris Marker, Alain Resnais, Alexandre Astruc.
Zetknęli się oni z intensywnym życiem politycznym jeszcze przed 1939 rokiem
Wcześnie musieli sobie wpoić konieczność rzeczywistego zaangażowania, co manifestowała najpierw w czasie okupacji, potem w okresie wyzwolenia.
Życie intelektualne tego pokolenia zdominowane było przez literaturę, toteż i wymienieni autorzy rozpoczęli je od literackiej praktyki.
Kinem zajęli się późno, klasykę filmową - niemal nie wyświetlaną przed wojną - znali słabo.
Ukochanym kinem ich młodości był amerykański film lat trzydziestych
Nigdy nie stracili szacunku dla wybitnych filmowców swego kraju sprzed wybuchu wojny, czyli w pierwszym rzędzie - dla twórców realizmu poetyckiego.
Wyobrażeniem wielkiego reżysera pozostawał dla nich Marcel Carne→Brzask był ulubionym przedmiotem wszelkich poczynań edukacyjnych Bazina.
Pokolenie, które przeżyło okupację w dzieciństwie→ Jacąues Rivette, Agnes Varda , Claude Chabrol, Jean-Luc Godard , Jacques Deray, Louis Malle, Francois Truffaut
Byli maniakami lektury, ale literatura współczesna albo była im niedostępna, albo niewiele miała im do powiedzenia.
Kino francuskie tworzone w czasie wojny, otwierało im oczy na świat.
Kinofila→ krążenie wokół kin, wpatrywanie się w fotosy wystawione w hallu, snucie wyobrażeń wokół plakatów, tworzenie klimatu strachu, zakazu, zagrożenia, wywoływanie w sobie poczucia winy podsycanego przez pożądanie, oddawanie się - w tajemnicy nocnej projekcji - samotnej przyjemności, która wzmagała poczucie wspólnictwa z filmem.
Niebawem właśnie oni (wyjątkiem był Eric Rohmer) utworzyli grupę janczarów, młodych wściekłych krytyków z redakcji „Cahiers du Cinema".
Trzy główne ośrodki stanowiły odpowiednik trzech faz kształcenia przyszłych filmowców:
Kluby filmowe, z ich systemem prelekcja - film - dyskusja:
Pierwszy klub filmowy założył w listopadzie 1921 roku Louis Delluc, aby rozpropagować „siódmą sztukę" i wymknąć się ograniczeniom finansowym i przymusom cenzuralnym.
Prawdziwą erupcję klubów przyniosło wyzwolenie
Rozprzestrzeniwszy się na cały kraj, ruch klubowy wyłonił wkrótce swoje najsilniejsze ośrodki: w Lyonie i w Paryżu.
Poważniejszą rolę w utworzeniu się grupy przyszłych nowofalowców odegrały dwa kluby:
Objectif 49:
Założony w grudniu 1948 roku przez Andre Bazina
Radzie przewodniczył Jean Cocteau
Celem klubu było skonsolidowanie środowisk filmowców i krytyków, a jego specjalnością - wyświetlanie premier, najatrakcyjniejszych nowości ze świata z udziałem zaproszonych twórców.
Oprócz stołecznej śmietanki, zaproszono tam także wyróżniającą się klubową młodzież, której przedstawiciele nocowali w centrum miasta, w wieloosobowych salach liceum. To tam, w czasie długich nocnych dyskusji, poznali się i zbliżyli Jacąues Rivette, Claude Chabrol, Jean-Luc Godard, Jean Douchet i Truffaut, który choć młodszy od nich i mniej obyty, jako „sekretarz Bazina" wszędzie miał zapewniony wstęp i kredyt zaufania
Ci młodzi ludzie, na ogól po raz pierwszy uczestniczący w tego rodzaju imprezie, nie zaakceptowali jej sztuczności. W toku prowadzonych między sobą rozmów jednoczyli się w buncie przeciw snobistycznej elicie i marzyli o jakimś wspólnym, pokoleniowym przedsięwzięciu.
Klub Dzielnicy Łacińskiej:
Założony przez ucznia Maurice Scherera (profesora francuskiego w paryskich liceach) .Wkrótce uczeń zachęcił swego profesora do wygłaszania prelekcji.
Specjalnością klubu stało się wyświetlanie nikomu nieznanych amerykańskich filmów „klasy B" z lat trzydziestych.
Projekcje w Filmotece, uczące języka kina:
Założona przez Henri Langlois'a
Pionierskie pokazy odbywały się w salce przy avenue de Messine
Gromadziło się tam niepowtarzalne towarzystwo, łącząc po raz pierwszy obydwa nowofalowe pokolenia. Stałymi gośćmi stali się - obok Bazina, Astruca i Doniola - także Rohmer, Godard, Rivette, Truffaut i Chabrol
Podstawową atrakcją wieczorów był program. Składał się on początkowo z dwóch, później z trzech seansów. Większość widzów starała się uczestniczyć we wszystkich trzech, ponieważ stanowiły one całość.
Langlois lubił łączyć na afiszu filmy możliwie odległe, i to pod każdym względem: tonacji (dramat obok komedii), gatunku (melodramat poprzedzany przez western), czasu akcji (film kostiumowy razem ze współczesnym), daty powstania (film niemy przy dźwiękowym), kraju produkcji (rosyjski obok amerykańskiego). Wybierał je w ten sposób, ponieważ ustalał ukryte związki pomiędzy nimi i pozostawiał samej publiczności - nie powiadamiając jej o tym, rzecz jasna - zadanie dostrzegania i odkrywania ich. Z takiego samego powodu pokazywał filmy nieme bez jakiegokolwiek akompaniamentu muzycznego czy dźwiękowego, na ogół też bez tłumaczenia. Chętnie pokazywał kopie z napisami w języku czeskim albo jawajskim. Widownia musiała sobie radzić sama, zgadując, co dzieje się na ekranie. Zmuszał w ten sposób widza do rezygnacji z tradycyjnego literackiego rozumienia pokazywanej historii i do wnikania w magiczny świat nowej dramaturgii, wytwarzany przez walory wizualne i opozycje przestrzenne. Uczył dostrzegania formy, której przyznano określenie reżyserii i która zawierała, wyjawiała oraz objaśniała prawdziwy sens dzieła.
Filmowa erudycja zapewniła twórcom Nowej Fali poczucie swobody wobec tradycji kina, a równocześnie - skłonność do zabawy z nią.
Współpraca z czasopismami filmowymi, uwieńczona znalezieniem się całej grupy przyszłych twórców Nowej Fali w redakcji „Cahiers du Cinema", to była praktyka zawodowa po dyplomie.
Był zwieńczeniem fenomenu kinofilii i miejscem, w którym miały się najlepiej odzwierciedlić zarówno cechy wspólne dla całego ruchu, jak i dzielące go punkty sporne.
W nowofalowym czteroleciu 1958-1962 zadebiutowało w pełnym metrażu około stu reżyserów. Słynny grudniowy numer „Cahiers du Cinema" z 1962 roku, stanowiący pierwszą próbę bilansu Nowej Fali, w słowniczku nowych reżyserów francuskich zebrał 162 nazwiska
Trzy wielkie arcydzieła:
Do utraty tchu→ Debiut Godarda uderzał skalą estetycznej prowokacji
Hiroszima moja miłość→ pierwszy film Resnais uderzał nowym sposobem przedstawienia życia duchowego
400 batów→Debiut Truffaut uderzał odwagą autobiograficznej szczerości
Już około 1962 roku nowofalowy impet wyczerpał się. Publiczność szybko zaczęła tęsknić do tradycyjnie opowiedzianych fabuł.
Jesienią 1963 roku, nadszedł moment, kiedy redaktorzy „Cahiers" postanowili ogłosić zamknięcie nurtu. Uznano, że ważniejsze cele zostały już osiągnięte, a kontynuacja wojującej strategii krytycznej przestaje być skuteczna. Trzy kolejne premiery, oddalone od siebie o pół roku, wyznaczają trzy warianty oficjalnego pożegnania Nowej Fali:
Premiera filmu Jacquesa Rozier Adieu Philippine, we wrześniu 1963 roku.
Pogarda Godarda
Najwięcej cech rzeczywistego dopełnienia nurtu miały Parasolki z Cherbourga Jacquesa Demy→W tym w całości śpiewanym filmie realizm łączył się harmonijnie z absolutną sztucznością, nowatorstwo -ze ścisłym podporządkowaniem gatunkowym konwencjom, zarówno musicalu, jak melodramatu.
Cahiers du Cinema(Zeszyty Filmowe):
Francuski miesięcznik, ukazujący się w Paryżu nieprzerwanie od kwietnia 1951, założony przez J. Doniol-Valcroze'a
Legenda „Cahiers", zwłaszcza z najlepszego, „żółtego" (od koloru okładki) okresu pisma z lat 1 951 -1963, wiązała się zarówno z jego poziomem, wyznaczanym przez osobowość pierwszego naczelnego redaktora A. Bazina, jak z fermentem, wprowadzonym przez grupę młodych redaktorów, tzw. janczarów (F. Truffaut, E. Rohmer, C. Chabrol, J.L. Godard, J. Rivette). Weszli oni w namiętny spór z rodzimym kinem, zaczęli lansować nieznanych reżyserów, zaproponowali nowe kryteria oceny filmów (polityka autorska), wypracowując w ten sposób program Nowej Fali, której sami stali się twórcami.
To Bazin wytworzył niepowtarzalną atmosferę „Cahiers", opartą na ciągłym dyskutowaniu o filmach i na dochodzeniu - w toku tych dyskusji - do wspólnych interpretacji i ocen.
Janczarzy przedstawiali Hitchcocka i Hawksa nie tylko jako „stylistów", ale jako wybitnych artystów kina
Miesięcznik był naturalnym kontynuatorem nowej krytyki filmowej, która w powojennej Francji zaczęła się rozwijać z wielką energią.
Polityka autorska:
Strategia krytyczna, wypracowana w latach 50. przez grono redaktorów miesięcznika „Cahiers du Cinema"
Zainicjowana w 1955 przez recenzję F. Truffaut z Ali Baby i 40 rozbójników J. Beckera.
Polegała na konsekwentnej obronie całej, bez wyjątku, włącznie ze słabszymi filmami, twórczości wybranych reżyserów, którym przyznało się -w wyniku decyzji popartej zbiorowym gustem grupy - miano „autorów"
Podstawą tego wyboru było dostrzeżenie w różnych filmach autora wspólnych cech reżyserii, związanych ze skłonnością do stosowania w podobnych okolicznościach tych samych środków wyrazu.
Reżyseria→ akt twórczy
Polityka autorska służyła nie tylko lansowaniu nowych autorów, ale i rewizji historii kina.
Ulubionym gatunkiem wypowiedzi był, obok recenzji i szkicu monograficznego, wywiad z reżyserem.
Po kilku latach zrezygnowano z rygorystycznego przestrzegania jej zasad, miała ona jednak istotny wpływ na upowszechnienie się autorskiego rozumienia kina.
Reżyserzy uznawani za autorów:
Jean Renoir.
Orson Welles i Robert Bresson
Hitchcock i Hawks (faworyci janczarów)
Rossellini (za którym janczarzy opowiadali się przeciw Felliniemu, który miał co prawda w redakcji swoich zwolenników, zwłaszcza samego Bazina)
Wśród twórców kina niemego: bracia Lumiere (wybierani przeciw Meliesowi), Griffith, Sjostrom , Stiller, Buster Keaton, Erich von Stroheim, Murnau (ukochany reżyser Rohmera)
Pośród autorów działających zarówno w kinie niemym, jak dźwiękowym: Chaplin, Lubitsch, Lang, Dreyer, Eisenstein, Dowżenko, Wiertow, Vigo, Sternberg, Vidor
Wśród współczesnych: Bergman, Nicholas Ray, Joseph Mankiewicz, Visconti (przeciw Antonioniemu), Mizoguchi (przeciw Kurosawie), Becker
Film autorski:
Film, w którym wyraźnie zaznaczyła się osobowość autora-reżysera.
Film stworzony przez pisarza-scenarzystę, który wchodził dopiero do zawodu reżysera (J. Cocteau,T. Konwicki)
Cechy:
Kult autora filmowego:
Chcieli oglądać filmy naznaczone piętnem jednej osobowości, jej oryginalnego stylu i niepowtarzalnej biografii.
Autor jest niewątpliwie centralnym pojęciem w programie estetycznym Nowej Fali.
Najważniejsze okazało się autorskie rozumienie reżyserii, wypracowane w kampanii krytycznej „Cahiers”
Film wart jest tyle, ile wart jest ten, kto go wyreżyserował
Reżyser stał się jedyną osobą odpowiedzialną za całość filmu. Nawet, jeśli fabuła nie wynikła z jego pomysłu, to i tak on właśnie komunikuje się z odbiorcą. Czyni to poprzez ogół zabiegów inscenizacyjnych, poprzez stosunek do postaci, poprzez cały łańcuch odniesień do historii filmu, której - jako kinofil - jest w pełni świadom.
Opowiadanie:
Wzrasta element improwizacji, odchodzi się od ścisłego scenariusza-programu na rzecz scenariusza- dyspozytywu Bohaterowie nie muszą, więc wykonywać z góry przewidzianych czynności, wystawieni są w znacznym stopniu na działanie przypadku, filmowiec rejestruje, bowiem strumień życia.
Konstrukcja filmu łączyła, na zasadzie kolażu, techniki reportażu i wywiadu, ikoniczne cytaty z rzeczywistości - ze scenami inscenizowanymi.→Mistrzem takiej poetyki był Godard, najrzadziej pojawiała się ona u Alaina Resnais
Użycie monologu zza kadru, pełniącego funkcję rzeczywistego komentarza, analizującego akcję, często podważającego wiarygodność narracji obrazowej. Niektórzy reżyserzy sami wygłaszają ów komentarz, co zbliża utwór do poetyki eseju; najczęściej (Godard, Varda, Truffaut) W rezultacie wszystkich podobnych zabiegów - widz, zamiast pytać, „co się zaraz stanie?" pyta raczej „co wynika z tego, co się dzieje?"; nie jest skłaniany do identyfikowania się z bohaterami, lecz do patrzenia, słuchania i wyciągania wniosków
Dialog:
Filmowcy Nowej Fali nie znosili sztucznie wycyzelowanych dialogów klasycznego kina
Celem nowego nurtu stało się przywrócenie słów ludziom, którzy są filmowani. Nie musiało to oznaczać improwizacji.
Niedościgłym wzorem dialogów była dla grupy Reguła gry (1939) Renoira. Te rozmowy - proste a zarazem uczone, pozornie naturalne a w gruncie rzeczy wymyślne - wyrażały postaci i prowadziły intrygę, a przede wszystkim idealnie udawały prawdziwą konwersację, połączoną z ruchem życia
Douchet podkreśla odmienność estetyki dialogu w filmach obu nowofalowych pokoleń:
W utworach starszych reżyserów, zwłaszcza Resnais, dominuje dialog literacki, celowo sztuczny, jakby należący do innego, równoległego świata.
W filmach drugiego pokolenia, dominuje sposób mówienia swojej epoki. Rzecz jednak charakterystyczna, że nie jest to na ogół dialog dosłownie imitujący zwykły strumień mowy. To dialog pełen gier słownych, kalamburów, dowcipów; jakby ekstrakt języka kolektywnego, pokrywający pustkę potocznej konwersacji. Mistrzem takiego dialogu jest Godard, szczycący się tym, że w niektórych jego filmach nie ma ani linijki tekstu oryginalnego: wszystkie są cytatami. Inaczej to wygląda u Truffaut, jeszcze inaczej u Rohmera, ale i ich dialogi (poza wyjątkami) nie naśladują ściśle codziennej rozmowy
Ulica zamiast studia:
Punkt wyjścia był oczywisty: Nowa Fala opuściła studio, jej filmy realizowane były na ulicy. Był to zatem kierunek, wskazany kilkanaście lat wcześniej przez Rosselliniego. Mylili się jednak krytycy, zarzucający nurtowi puste naśladowanie neorealizmu. Ulica paryska niczym nie przypomina ulic z filmów neorealistów.
Paryż Nowej Fali to miasto powszednie, obojętne na ludzki los (Znaku Lwa, Cleo od 5 do 7), ale zarazem swobodny teren przemieszczeń, wędrówek, nieoczekiwanych spotkań, uwodzicielskich gier (Czterystu batach, Do utraty tchu)
Konkretne miejsca zdarzeń nie są już - jak u Carne'go - symboliczne, ale zwyczajne: chodniki, kawiarnie, kina, stołówki studenckie. Pokazując te miejsca, filmy Nowej Fali ujawniają nowe aspiracje przemierzających je młodych ludzi: ich dążenie do materialnego cieszenia się życiem, ale i do wolności.
Z filmowanych ulic znikli wynajęci statyści; pojawili się na nich prawdziwi przechodnie oraz nie odróżniający się od nich, nieznani aktorzy i zaproszeni na plan znajomi reżyserów
Naturalny obraz:
Utwory Nowej w nowy sposób posługują się obrazem. Był to świadomy zabieg, użyty przez fachowych operatorów, doskonale rozumiejących się z debiutującymi reżyserami.
Operatorzy mieli znaczne doświadczenie zawodowe, często jednak zdobyte w innych, pokrewnych dziedzinach (np. Coutard był wcześniej fotoreporterem, Decae - dźwiękowcem), pozbawieni filmowej rutyny - skłonni byli do eksperymentów.
Było to możliwe dzięki nagłemu rozwojowi techniki filmowej w latach pięćdziesiątych→ lekkie, przenośne kamery, zmienne ogniskowe, światłoczuła taśma. Umożliwiły one swobodną rejestrację życia, a także - decydującą dla nowego obrazu w filmach nurtu - rezygnację ze sztucznego oświetlenia.
Synchroniczny dźwięk:
Jednym z powodów, dla których nowofalowcy uwielbiali Renoira, był fakt, że - jako jedyny reżyser klasycznego kina - już w latach trzydziestych posługiwał się on stale dźwiękiem naturalnym, rejestrował autentyczne odgłosy paryskiej ulicy.
Twórcy nowego nurtu początkowo nie zdobyli się na to; jeszcze w okresie ich debiutów nie można było pogodzić filmowania lekką kamerą z rejestracją dźwięku. Stało się to możliwe na początku lat sześćdziesiątych, dzięki wynalezieniu magnetofonu Nagra. Pierwszą fabułą nakręconą tą techniką było Żyć własnym życiem (1962) Godarda
Autorzy Nowej Fali zaczęli przywiązywać do dźwięku równą wagę, jak do obrazu. Hałas stał się w ich filmach równie istotny, jak rozmowa bohaterów. Dźwięk nie był już ani subiektywny, ani dramatyczny. Był dźwiękiem życia. Scena na plaży w Opowieści letniej Rohmera zapewnia widzowi wrażenia akustyczne, porównywalne z przebywaniem na plaży prawdziwej
Młodość:
Nowa Fala była nie tylko nurtem stworzonym przez młodych reżyserów; była także nurtem złożonym z filmów o młodych ludziach.
Wyłączność młodzieżowej tematyki nie była wprawdzie sformułowanym założeniem. Przyklejona do nurtu etykietka młodości wydawała się jednak od początku tak oczywista, że wszelką odmienność w tej dziedzinie przyjmowano jak sensacyjny wyjątek.
Dorobek Nowej Fali:
Wpływ na kino światowe, w tym także polskie (J. Skolimowskiego i K. Zanussiego z l. 60.)Do dzisiaj widać wpływy Nowej Fali w:
Amerykańskim kinie niezależnym
W twórczości A. Kiarostamieg
W twórczości K. Wonga
W manifeście Dogmy
Nowe rozumienie osoby autora jako reżysera odpowiedzialnego za całość filmu
Nowy typ bohatera→ bohater młody o ciekawej osobowości
Większe przywiązanie do słowa→ dialogi zrywają z konwencjami; imitują codzienny język
Nowa koncepcja opowiadania filmu:
Otwartość na niespodziankę i improwizację
Dopuszczanie na ekran strumienia życia
Opuszczanie studia i kręcenie na ulicy
Unikanie jednoznacznych zakończeń
Tolerowanie pustych dramaturgicznie miejsc
Rezygnacja ze sztucznego oświetlenia
Fabuła dotycząca codziennego życia, na ogół młodych ludzi.
Aktorzy nowego typu wyglądali i zachowywali się jak ludzie spotykani na co dzień (J. Moreau, J.P. Belmondo)wprowadzili na ekran spontaniczność i naturalność
ANDRE BAZIN:
1918- 1958
Francuski krytyk i teoretyk filmu
Pisał o filmie w prasie wszelkiego autoramentu, szczególne zasługi oddał jako naczelny redaktor wydawanego od 1951 miesięcznika „Cahiers du Cinema".
Był zwolennikiem „polityki autorskiej", miał zdecydowane preferencje, jeśli chodzi o lansowany przez siebie model kina i ulubionych reżyserów →J. Renoir, R. Rossellini
Uchodził za inspiratora Nowej Fali, której najważniejsi twórcy wywodzili się z krytyków „Cahiers".
Bazin nie pretendował do miana teoretyka filmu, niemniej wywarł przemożny wpływ właśnie na teorię filmu, generalnie - na wszelką refleksję związaną z kinem:
Z jego nazwiskiem wiąże się narodziny teorii realistycznej, bowiem Bazin stawiał na tak zwany przez siebie „ontologiczny realizm obrazu fotograficznego", przyjmując, że kino jako jedyny rodzaj działalności człowieka jest zdolne odtworzyć prawdziwy obraz świata, poręczony przez bezosobową dokładność kamery:
Utrzymywał, iż z procesu reprodukcji artysta jest wyłączony.
Nie przywiązywał wagi do faktu, iż film jest sztuką, lecz podkreślał jego funkcje odkrywcze i poznawcze.
Łączył możliwości kina w tej mierze z wybraną grupą środków wyrazowych - głębią ostrości i jazdami kamery.
Negował kreacyjne funkcje montażu, ograniczając jego rolę tylko do eliminowania nadmiaru materiału.
Zalecał, by kino dążyło do odtworzenia realnych stosunków czasoprzestrzennych świata
Utrzymywał, że kino zmierza ku realizmowi totalnemu→ odtworzeniu rzeczywistości we wszystkich wymiarach
Twórców dzielił na:
Wierzących w rzeczywistość→bliskich jego wyobrażeniu o kinie
Wierzących w obraz →ukierunkowanych na funkcje kreacyjne
CLAUDE CHABROL:
ur. 24.06.1930 w Paryżu
Potomek rodziny mieszczańskiej, początkowo przygotowywany był do zawodu aptekarza. Zafascynowany kinem, związał się jednak z redakcją „Cahiers du Cinema"
Samouk
W 1957 wspólnie z E. Rohmerem wydał książkę o Hitchcocku, którego w przyszłości będzie naśladował.
Dzięki spadkowi swej pierwszej żony, w 1958 zadebiutował filmem Piękny Sergiusz, który - nakręcony skromnymi środkami, na prowincji, opowiadający o rozterkach młodości - otworzył Nową Falę
Poziom kolejnych filmów Chabrola przedstawia się dość różnie, koncepcje bywają mocno nie przemyślane, jakość estetyczna wątpliwa — ale jednego odmówić mu nie można: talentu realizatorskiego.
Reżyser porusza się po planie zdjęciowym ze sprawnością znacznie przewyższającą dotychczasowe normy profesjonalne, wybucha pomysłami, kręci błyskawicznie.
Potrafi stworzyć świetny kolektyw, dyskutuje z nim na równych prawach, wprowadza koncepcje innych, nie bywa dyktatorski, zjednuje natomiast poczuciem humoru i swoboda bycia.
Jego filmy budzą refleksje na temat natury dobra i zła. Na planie pierwszym znajduje się w nich nie tyle zbrodnia, ile ludzkie postawy. Sprawcy u Chabrola to na ogół szanowani obywatele, działający z motywów typowych dla tej warstwy społecznej - posuwają się tylko o krok dalej niż inni.
Cechy:
Motyw zła zwycięskiego w walce z dobrem,
Płynności równowagi w starciu charakterów
Niejednoznaczność pozorów i rzeczywistości →wpływy Hitchcocka
Chabrol jest świetnym obserwatorem socjologicznym, wypełnia tło mnogością szczegółów środowiskowych
Pod koniec lat 60 wyznaczył właściwy sobie krąg zainteresowań: demaskacja hipokryzji francuskiego mieszczaństwa, codzienne zło, obnażane z chłodną precyzją.
Jego operatorem był Jeanem Rabier, który stał się jego trzecim okiem
Chabrol po kilku nowofalowych filmach: Kobietki, Kuzyni i Na dwa spusty zabrał się za kręcenie komedii (Marie-Chantal contre le docteur Kha), thrillery (A double tour), filmy wojenne (Linia demarkacyjna), polityczne dreszczowce (Krwawe gody) i nawet dramaty lesbijskie (Łanie). →Ta zmienność, a zarazem zamiłowanie pięknych kadrów, detali i formalnych sprawiły, że krytyka ochrzciła go mianem formalisty, cynika, mistyfikatora i wyrobnika kina.
Twórczość Chabrola zazwyczaj dzieli się na okresy:
Lata współpracy ze Stephane Audran (która oprócz bycia żoną przez długie lata była też ulubioną aktorką reżysera). Powstały wtedy takie proste i bezpretensjonalne opowiastki miłosne jak Rzeźnik, Rozstanie czy Niewierna żona).
Obrazy będące krytyką burżuazyjnego społeczeństwa francuskiego. Chabrol, jak większość europejskich artystów, miał lewicowe sympatie, którym dawał upust w takich filmach jak Killer, Violette Noziere czy Poulet au vinegre.
Apolityczne historie miłosne→ Pani Bovary, Ceremonia, Gorzka czekolada
FILMOGRAFIA:
Piękny Serge (1959)
Na dwa spusty (1959)
Kuzyni (1959)
Film penetruje środowisko paryskich studentów
Charles (Gerard Blain) przyjechał z prowincji na studia do Paryża, gdzie jego kuzyn Paul (Jean-Claude Brialy) bierze go pod swoje skrzydła. Paul jest pyszałkiem i młodzieńcem korzystającym z uciech życia. Wprowadza Charlesa w zawadiackie kręgi snobującej się studenterii. Gdy Charles zakochuje się w Florence (Juliette Mayniel), a wkrótce zaskakuje ją w łóżku Paula, stosunki z kuzynem ulegają pogorszeniu. Florence, jako kochanka Paula, wprowadza się do mieszkania ich obu. Charles usiłuje przetrzymać tę sytuację szaleńczą nauką przed egzaminami. Paul dzięki pewności siebie zdaje te egzaminy, pomimo braku wystarczającego przygotowania. Natomiast Charles, mocno zdenerwowany, oblewa. Przepełniony nienawiścią chce w nocy zastrzelić kuzyna, ale pistolet zacina się. Następnego ranka, Paul bawiąc się bronią, powoduje mimo woli strzał, który śmiertelnie trafia Charlesa. Po raz pierwszy w życiu Paul jest wstrząśnięty.
Pesymistyczny film Claude'a Chabrola jest z równym uznaniem przyjęty przez krytyków i widzów.
W 1959 uzyskuje Złotego Niedźwiedzia na festiwalu w Berlinie, a dla nowej fali we francuskim filmie oznacza przełom.
Kobietki (1960)
Studium codziennego życia czterech paryskich sprzedawczyń, próbujących wyrwać się z szarzyzny dnia codziennego.
Jane ma narzeczonego, ale korzysta z jego nieobecności dla okazjonalnych skoków na boki. Rita uczy się na pamięć wątków konwersacyjnych, aby móc się odpowiednio zaprezentować swym przyszłym teściom. Ginette wieczorami zamienia się w śpiewaczkę. Dla Jacqueline dążenie do zmian kończy się śmiercią - spotyka się z tajemniczym motocyklistą, który ją zabija.
Film Chabrola jest z formalnego punktu widzenia precyzyjnie zakomponowaną pracą.
Wielu krytyków zalicza Kobietki do jego najlepszych utworów
Uznane za perełkę Nowej Fali
Siedem grzechów głównych (1962)
Landru (1962)
Ofelia (1962)
Tygrys lubi świeże mięso (1964)
Najpiękniejsze oszustwa świata (1964)
Linia demarkacyjna (1966)
Skandal (1966)
Paul Wagner posiada prawa do nazwy sławnej marki szampana, które chciała nabyć jego kuzynka Christine, produkująca szampany. Paul zgadza się na to dopiero wtedy, gdy - cierpiąc na zaniki pamięci w wyniku wypadku samochodowego - nabiera przeświadczenia, iż zamordował dwie kobiety. Niedługo później zabita zostaje jednak także Christine; perfidnymi mordercami są jej mąż Christopher (Anthony Perkins) i jego kochanka.
Ten psychologiczny thriller, przeznaczony dla rynku międzynarodowego i nakręcony w języku angielskim oraz francuskim, zawiera liczne reminiscencje do filmów Alfreda Hitchcocka.
Łanie (1968)
Drogi do Koryntu (1968)
Niewierna żona (1969)
Niech bestia zdycha (1969)
Rzeźnik (1970)
Dekada strachu (1972)
Krwawe gody (1973)
Sprawa kobiet (1988)
Doktor M. (1990)
Film powstał w hołdzie Fritzowi Langowi i jego klasycznemu filmowi z 1922 roku Doktor Mabuse
Betty (1992)
Piekło (1994)
Ceremonia (1995)
Francuska ruletka (1996)
Kolory kłamstwa (1999)
Gorzka czekolada (2000)
Flower of Evil (2003)
JACQUES DEMY:
1931-1990
Od dzieciństwa ogarnięty pasją filmowania
Pierwsze fabuły - nostalgiczna Lola (1961) z A. Aimśe, zabawna Zatoka Aniołów (1963) z J. Moreau - przyniosły mu miano twórcy „poetyckiego neorealizmu", lirycznego skrzydła Nowej Fali.
Światową sławę zapewniły mu Parasolki z Cherbourga (1964) z C. Deneuve i muzyką M. Legranda, odnawiające konwencje filmu muzycznego: melodramatyczna historia miłości przerwanej przez wojnę w Algierii opowiedziana została przez ciąg scen z dialogami wyłącznie śpiewanymi.
Swoje filmy realizował zawsze wg własnych scenariuszy, stworzył osobny świat, pełen poezji maskującej tragizm.
W USA nakręcił Sklep z modelkami - ciąg dalszy Loli.
Potem z powodzeniem próbował nowych gatunków
Baśni dla dzieci - Królewna w oślej skórze z C. Deneuve i J. Marais, Flecista
Zwariowanej komedii - Największe wydarzenie od czasu, gdy człowiek stanął na Księżycu z M. Mastroiannim
Widowiska historycznego - Lady Oscar
Zmarł na białaczkę, jego żona (od 1960) Agnes Varda zdążyła jeszcze nakręcić z jego udziałem poświęcony mu film biograficzny Kuba z Nantes (1990)
FILMOGRAFIA:
Wytwórca sabotów z Val de Loire (1956, dokument)
Piękny obojętny (1957, krótkometrażowy)
Matka i Dziecko (1959 krótkometrażowy)
Ars (1959, krótkometrażowy)
Lola (1961)
Zatoka Aniołów (1963)
Parasolki z Cherbourga (1964)
Panienki z Rochefort (1967)
Sklep z modelkami (1969)
Królewna w oślej skórze (1971)
Flecista (1972)
Największe wydarzenie od czasu, gdy człowiek stanął na Księżycu (1973)
Lady Oscar (1978)
Pokój w mieście (1982)
Parking (1985)
Trzy miejsca na 26 (1988)
GEORGES FRANJU:
1912-1987
Jako scenograf w paryskich music-hallach w 1934 zaprzyjaźnił się z H. Langlois: razem wyreżyserowali film krótkometrażowy Metro (1934) i założyli Filmotekę Francuską (1936).
W 1938 został sekretarzem Międzynarodowej Federacji Archiwów Filmowych
Po wojnie stał się czołowym francuskim dokumentalistą jako autor filmów →Krew zwierząt (1949), Hotel Inwalidów (1952), Wielki Melies (1953), Państwo Curie(1953)
Stworzył nowy typ eseju filmowego, łączącego reportaż z poezją.
Preferuje raczej statyczny, spokojny styl, wprowadzając jednocześnie elementy irracjonalne, co odróżnia go od nowoczesnej Nouvelle Vague
Cechy:
Jego filmy nawiązywały do różnych tradycji - ekspresjonizmu, surrealizmu, realizmu poetyckiego
Niezwykły nastrój
Silna metaforyzacja obrazu
Ptaki, znak nieosiągalnej wolności, są stałym elementem filmów Franju
Antymieszczański wymiar
Okrucieństwo tematów
Oniryczny dźwięk
FILMOGRAFIA:
Krew zwierząt (1949, dokument)
Hotel Inwalidów (1952, dokument)
Wielki Melies (1953, dokument)
Państwo Curie(1953, dokument)
Głową o mur (1958, wg powieści H. Bazina)
Oczy bez twarzy (1959)
Wybitny chirurg czuje się odpowiedzialny za wypadek samochodowy, w którym została straszliwie zmasakrowana twarz jego córki; postanawia przywrócić Christiane normalny wygląd przez dokonanie przeszczepu. W tym celu z pomocą asystentki uprowadza do swej willi młodą dziewczynę i ściąga jej żywcem skórę z twarzy, po czym uśmierca. Zabieg się jednak nie udaje. Również skóra następnej ofiary zostaje odrzucona immunologicznie. Podejrzenia narzeczonego Christiane powodują, że policja zastawia pułapkę; wypadki nie przebiegają wszakże zgodnie z oczekiwaniami. Gdy tuż przed operacją trzeciej dawczyni przeszczepu profesor zostaje wezwany celowo jako konsultant do szpitala, Christiane uświadamia sobie całą prawdę i traci zmysły; zabija skalpelem asystentkę, po czym uwalnia dziewczynę oraz otwiera domowe klatki z ptakami i psami. Brytany rzucają się na powracającego chirurga i rozszarpują go na strzępy.
Przerażające, osnute surrealistyczną aurą Oczy bez twarzy stały się jednym z ciekawszych czarnych dramatów ekranowych i nowym impulsem dla zwolenników szukania kinowości w świecie nastrojów.
Światła na mordercę (1960)
Tomaszu oszuście (1964, wg J. Cocteau)
Film przedstawia się amorficznie, nie ma osi, nawet niedookreślony bohater jest w nim na dobrą sprawę drugoplanowy, jakby był medium, a nie chłopcem ogniskującym zainteresowanie otoczenia.
Wspaniały zbiór obrazów i sytuacji, z którego wyjawia się widmo wojny i
Grzech księdza Mouret (1970, wg powieści E.Zoli)
Czerwone noce (1973)
JEAN- LUC GODARD:
1930 r.
Przez całe lata 60. uznawany był za najbardziej radykalnego z autorów Nowej Fali
Z lubością oddawał się destrukcji gatunków:
Filmu sensacyjnego → Żołnierzyk (na 3 lata wstrzymany przez cenzurę), Osobliwa szajka, Made in USA
Komedii muzycznej →Kobieta jest kobietą
Filmu wojennego →Karabinierzy
Filmu science-fiction → Alphaville
Horroru →Weekend
W swoich najbardziej osobistych utworach uprawiał poetykę eseju:
Żyć własnym życiem
Pogarda
Kobieta zamężna
Szalony Piotruś
Godard kompromitował ubóstwo wewnętrzne świata swoich bohaterów, zagospodarowanego przez prawa rynku
Kino stopniowo stawało się dla Godarda instrumentem służącym nie tylko do badania przemian obyczaju, ale i do oddziaływania na świadomość współczesnych.
Na fali nastrojów Maja 1968 Godard zajął stanowisko skrajnie lewackie: zerwał z kinem służącym interesom burżuazji (także- z dotychczasowymi przyjaciółmi z Nowej Fali) i wspólnie z nowymi przyjaciółmi założył grupę Dziga Wiertow, kręcącą polityczne agitki:
Wiatr ze Wschodu
Prawda
Włodzimierz i Róża.
Po wycofaniu się z tego szaleństwa zajął się poszukiwaniem nowych możliwości autorskich, kryjących się w technikach video.
Godard zbudował własny, oryginalny świat -niepowtarzalne w swym charakterze zespolenie znaczeń, emocji, wartości oraz form.
Godard w swoich filmach jest zarazem artystą i teoretykiem.
Pozostał wierny swej własnej wizji kina
Jego ulubionym operatorem był Raoul Coutard
Kino wg niego→ to nie jest jeden obraz za drugim, to jeden obraz, potem drugi, a one tworzą trzeci, który jest ostatecznie ukształtowany przez widza w chwili oglądania filmu
Porusza się pomiędzy wszelkimi konwencjami, aktywizując zarazem występujące na tych pogranicznych obszarach związki, pokrewieństwa i opozycje. Jego dzieła lokują się pomiędzy:
Kinem a innymi sztukami (zwłaszcza plastycznymi)
Awangardą a fabularnym kinem
Kinem a telewizją i sztuką video.
Fikcją a dokumentem
Narracją a ekspresją liryczną
OKRESY TWÓRCZOŚCI:
Okres nowofalowy→ kończący się w 1967:
- W większości tych filmów grała jego ówczesna żona, Anna Karina.
Okres kina walczącego→ trwający od 1968 do mniej więcej 1972 roku
W ramach grupy Dziga Wiertow, założonej z Jeanem-Pierre'em Gorinem
Polityczne filmowanie→ W praktyce oznaczało to jeszcze dalsze odejście od tradycyjnej formy, która udając wierność rzeczywistości narzuca odbiorcy burżuazyjną ideologię.
Spośród filmów zrealizowanych z Gorinem na szczególną uwagę zasługuje Wszystko w porządku (1972), gdyż jest doskonałą realizacją programu "politycznego filmowania" . Tematem jest strajk w rzeźni i próba uczciwego przedstawienia tych wydarzeń w masmediach.
Okres fascynacji techniką video→ Od połowy lat 70. partnerką Godarda w życiu prywatnym i zawodowym stała się Anne-Marie Miéville, razem z którą założył multimedialną firmę Sonimage. Ten okres rozpada się na trzy etapy.
W pierwszym, trwającym do końca lat 70., Godard zarzucił kino na rzecz wideo i produkcji dla telewizji oraz alternatywnych metod dystrybucji.
Drugi rozpoczyna film Niech, kto może, ratuje życie(1979)
Trylogia o tym, co wysublimowane, na którą składa się Pasja (1981), Carmen (1982) i Bądź pozdrowiona, Mario(1983).
Godard był jednym z pierwszych twórców filmowych, którzy zrozumieli, iż video otwiera przed kinem zupełnie nową perspektywę
Okres trwający mniej więcej od roku 1982 aż po dzień dzisiejszy
W tym czasie Godard tworzy na przemian i filmy i prace video (oraz programy dla telewizji), jak również dzieła, w których wykorzystuje obie te techniki
WYZNACZNIKI STYLU:
Reżyser manifestuje swoją wolność twórczą:
Obojętność wobec widza
Prześwietlonymi zdjęcia
Niedbałym montaż
Pospieszne kadrowanie
Drgający obraz→ kamera z ręki
Subiektywizacja narracji:
Godard uważa, że realizacja filmu jest równoznaczna z refleksją nad kinem, a konstrukcja narracji zawiera pogląd reżysera.
Bohaterowie dzielą z reżyserem funkcję narratora.
Obecność reżysera - autora zaznacza się w filmie m.in. poprzez cytaty, komentarze w formie napisów, kwestie wkładane w usta bohaterów, gwałtowne zmiany rytmu.
Kult teraźniejszości i chwili obecnej:
Znaczenia nabierają tu pojedyncze sytuacje, spięcia, pauzy.
Ważne jest to, co nie wynika z samej sceny, lecz dokonuje się poza kadrem.
Przemieszanie nastroju powagi z farsą
Istotna rola motywu spojrzenia:
Godard portretuje swoich bohaterów, wykadrowuje ich spojrzenia→Jest to jedyna szansa kontaktu, mimo swej zwodniczości i niepewności.
Motyw niekomunikatywności języka→Słowa nie ujawniają swojego właściwego sensu.
Bohaterowie są z założenia dwuznaczni, mają luźną konstrukcję psychiczną:
Przestępcy o wrażliwości dziecka (bohater kreowany przez J. P. Belmondo w "Do utraty tchu"), Filmowcy, prostytutki, niebieskie ptaki, agenci wywiadu, anarchiści
Postacie nie stanowią u Godarda całości psychofizycznej, ale są schematami.
Częste sięganie po stylistykę filmu czarnego, kryminału, a także komiksu:
Do utraty tchu
Szalony Piotruś
Alphaville
Made in U.S.A.
Fascynacja fotografią, ale także zwątpienie w autentyczność rejestrowanej rzeczywistości:
Do rzeczywistości, według Godarda, dociera się metodą prowokacji, zadrwienia z konwencji.
Reżyser rozbija chronologię opowiadania, stosuje przeskoki z tonu serio w ton żartu, zasypuje widza dygresjami.
Uwielbia rozbierać film na czynniki pierwsze, w ten sposób ujawniając jego sztuczną, arbitralną naturę→ruch zwolniony, zatrzymywanie obrazu, rozmijanie się obrazu ze słowem i dźwiękiem
Posługiwanie się hasłami reklamowymi, wplatanie cytatów, politycznych sloganów
Lekceważenie fabuły:
Filmy Godarda nigdy nie są tradycyjnie opowiedzianymi historiami - często wręcz nie sposób wydobyć z nich jakiejś historii.
Motyw wolności:
Wolność jest podstawowym instynktem bohaterów Godarda, na ogół prowadzącym do finałowej zguby
FILMOGRAFIA:
Operacja beton (1954, krótkometrażowy)
Kokietka (1955, krótkometrażowy)
Wszyscy chłopcy mają na imię Patryk (1957, krótkometrażowy)
Historia wody (1958, krótkometrażowy z R Truffaut)
Do utraty tchu (1960)
Żołnierzyk (1960)
Bruno Forestier zostaje wysłany w tajnej misji do Genewy. Tu spotyka Weronikę. Stają się parą. Przełożeni Bruna mają wątpliwości, czy mogą do końca na nim polegać. Nakazują mu zabicie szwajcarskiego dziennikarza sympatyzującego z Algierczykami. W tym czasie bojownicy FLN łapią go i torturują. Dowiaduje się, że zdradziła go współpracująca z oprawcami Weronika. Bruno ucieka, odnajduje Weronikę i przebacza jej. Chcą razem uciec i zapomnieć o tych wszystkich strasznych wydarzeniach. Niestety, przełożeni Bruna nie zamierzają pogodzić się z takim rozwiązaniem. Porywają i zabijają Weronikę.
Swoisty komentarz Godarda na temat wojny algierskiej, trzymany przez francuską cenzurę na półce przez trzy lata.
Kobieta jest kobietą (1961)
Striptizerka Angela wbiła sobie do głowy, że chce mieć dziecko. Jej przyjaciel Emil wcale nie jest tym pomysłem zachwycony. Rozbieżność stanowisk w nieunikniony sposób prowadzi do wielu konfliktów i kłótni. Te spory, przerywane muzycznymi wstawkami, rozgrywają się w ich mieszkaniu, na ulicach i w kawiarni. Angela jednak nie daje się zbić z tropu. Jeśli Emil nie chce być ojcem jej dziecka, nie ma problemu, znajdzie się kto inny. Wybór pada na Alfreda, wspólnego znajomego, który chętnie stanie się „pomocnikiem".
Godard prezentuje musicalową komedię w nowoczesnym nowofalowym stylu
Jean-Luc Godard swoim trzecim rozrywkowym filmem, z wieloma gagami, cytatami i fikcyjnymi wywiadami, składa hołd kinu, jakie publiczność lubi.
Po raz pierwszy filmowiec korzysta przy tym z koloru i szerokiego ekranu w systemie CinemaScope.
Historia dwojga bohaterów, którzy mają świadomość ,że występują
Użycie muzyki w celu uświadomienia sztuczności konwencji musicalu
Żyć własnym życiem (1962)
Młoda kobieta Nana (Anna Karina) porzuca męża i dziecko, pracuje jako sprzedawczyni płyt i okazjonalnie dorabia jako prostytutka. Pogrążając się coraz głębiej w tym środowisku, Nana uświadamia sobie, że życie jest, w mniejszym, niż sądziła, stopniu, z góry zaprogramowane. Zakochuje się, ale zanim weźmie swe losy we własne ręce, zostaje zastrzelona podczas kłótni między sutenerami.
Reżyser zrywa tu całkowicie ze sposobem filmowej narracji. Eseistyczna konstrukcja z zaznaczonymi napisem rozdziałami i śródtytułami tworzy dystans, a udziwnione obrazy oraz wykorzystanie dźwięku zmuszają widza do myślenia o tym, co widzi. W taki sposób reżyser chce uzyskać emocjonalny współudział publiczności.
Karabinierzy (1962)
Pogarda (1963)
Osobliwa szajka (1964)
Kobieta zamężna (1964)
Fragment z życia kobiety. Charlotte jest zamężna. Ponieważ mąż, Pierre, mało się nią interes ona romansuje z Robertem. Film ukazuje dzień z jej życia, w którym: dowiaduje się, iż jest w ciąży, nie wiedząc, który z dwóch mężczyzn jest ojcem dziecka
Podsumowanie mieszczańskiej głupoty; przeciwstawiaj ją inteligencji
To film strukturalistyczny, którego etnologii funkcjonalnie służy sposób opisu. Wspaniałe studia fotograficzne ciała bohaterki, zdjęte przez Coutarda w prawie statycznych detalach i zbliżeniach, połączone zostają z kadrami plakatów lansujących biustonosze, fotosami modelek (Charlotte z zapałem sprawdza doskonałość wymiarów swych piersi), sloganów, nagłówków, reklam neonowych.
Alphaville (1965)
Legendarny tajny agent Lemmy Caution (Eddie Constantine) zostaje skierowany przez zewnętrzną galaktykę do Alphaville, gdzie rządzi komputer Alpha 60, wykluczający uczucia i poezję z życia ludzi. Za pośrednictwem miłośnika literatury Lemmy'ego zakazaną miłość i smutek odkrywa również Natasza (Anna Karina), córka konstruktora komputera, profesora Brauna.
Mieszanina science fiction oraz czarnej serii
Godard buduje swą negatywną utopię ze zdjęć nocnego Paryża: wysokościowe biurowce, asfaltowe pustynie i lasy szyldów w neonowym świetle ilustrują i dowodzą, że utopia nieludzkiego, zracjonalizowanego świata jest już od dawna częścią rzeczywistości. Wyjściem z tej sytuacji jest poezja i filozofia
Wizja społeczeństwa skrajnie zniewolonego, złożonego z istot pozbawionych indywidualności, bezwolnych, zdalnie sterowanych.
Godard jedynie markuje „przyszłościowy" wygląd rzeczywistości→ rezygnacja z jakichkolwiek futurystycznych udziwnień
Techniką wskazującą na bezosobowy, prefabrykowany charakter wyobrażeń bohaterów jest niezmiernie często stosowana przez Godarda technika kolażu Szczególnie chętnie Godard wkleja do narracji slogany i popularne obrazy reklamowe, co wskazywać ma na fakt, że wyobraźnia bohaterów jest funkcją rynku i jego agresywnych pełnomocników: reklamy i w ogóle masmediów→rzeczywistość miesza się tutaj z fikcją schematów masowej kultury
Szalony Piotruś (1965)
Ferdinand (Jean-Paul Belmondo) rezygnuje ze swego dotychczasowego życia i wiąże się ponownie z Marianną (Anna Karina), swą byłą przyjaciółką. Ona należy do bandy gangsterów i musi ukryć czyjeś zwłoki. Po wypadku w południowej Francji dochodzi do walki z inną bandą. Ferdinand odkrywa, że przywódca Marianny nie jest jej bratem, tylko kochankiem. Zabija oboje, a potem odbiera sobie życie.
Historia mężczyzny zniszczonego przez miłość do kobiety fatalnej.
Pełna demonstracja manifestu myślowego Godarda w anarchicznym proteście przeciw ograniczeniom wolności oraz przeciwko nieautentyczności życia
Godard opowiada historię nie chronologicznie, lecz rozkłada ją na wiele małych scen i epizodów.
Styl:
Improwizacja na granicy happeningu
Dualizm obrazu i warstwy dźwiękowej
Eksperymentalne stosowanie kolorów
Kolażowe wtrącenia, począwszy od pokaźnej porcji reprodukcji malarskich — Renoir, Picasso, Van Gogh — do neonowych haseł, ujęć dokumentalnych z Wietnamu, zapisków w notatniku bohatera i rysunków komiksowych odpowiadających komiksowości inscenizacji wątku sensacyjnego fabuły, w warstwie werbalnej — cytatów tytułów literackich, fragmentów prozy i poezji.
Męski-żeński (1966)
Młody Paryżanin Paul (Jean-Pierre Leaud) szuka sensu życia. Pracuje w piśmie dla nastolatek i zakochuje się w Madeleine (Chantal Goya), dziewczynie u progu kariery piosenkarskiej. Popada przez to w konflikt z przyjaciółką Madeleine, Elizabeth. Jego przyjaciel, Robert, kocha Catherine, który z obiema dziewczynami żyje we wspólnym mieszkaniu. Ona jednak wybiera Paula. Napięte stosunki między młodymi nie mogą się w żaden sposób ułożyć. Paul odbiera sobie życie.
Portret zbiorowy francuskiej młodzieży wielkomiejskiej w dekadzie lat sześćdziesiątych
Rodzaj filmowego eseju
Film przybiera różne, po części dokumentalne, formy
Film zawiera krytyczne uwagi na temat polityki i społeczeństwa
Niektóre sceny i dialogi zapowiadają radykalizację pokolenia francuskich studentów roku 1968.
Dwie lub trzy rzeczy, które o niej wiem (1966)
Made in USA (1966)
Chinka (1967)
Młodzi znajdują się wspólnie w komunie, mając za cel życie i studiowanie zgodnie z naukami Mao Zedonga. Trwają tam poważne dyskusje, niekiedy sięgające patosu. Komuna przygotowuje się do przypuszczalnego życia w roli żołnierzy działających na rzecz zwycięstwa komunizmu.
Jak w większości filmów Godarda z tego czasu, na ekranie pojawiają się teksty jako cytaty, śródtytuły albo graficzne składniki obrazu.
Weekend (1967)
Wszystko w porządku (1972)
Ratuj (kto może) życie (1979)
Pasja (1982)
Imię Carmen (1983)
Pozdrawiam Cię, Mario (1984)
Detektyw (1984)
Król Lear (1987)
Nouvelle Vague (1990)
Piękna młoda kobieta (Domiziana Giordano), która dla załatwienia interesów spotyka się nad Jeziorem Genewskim z grupą przemysłowców, zakochuje się w obcym mężczyźnie (Alain Delon), który jednak nie odwzajemnia jej uczuć. Podczas przejażdżki łodzią mężczyzna tonie. Wkrótce potem ten sam mężczyzna znowu pojawia się u niej jako swój bliźniak.
30 lat po powstaniu francuskiej nowej fali reżyser Godard wykorzystuje nazwę tego ruchu jako tytuł dla swojego dzieła.
Fragmentaryczność akcji, stwarzająca równocześnie intelektualne tło, jest ledwie zauważalną zasadą organizacji całości.
Encyklopedyczna podróż poprzez historię europejskiej sztuki i kultury.
Dialogi składają się wyłącznie z cytatów, które zostały zapożyczone z literatury bądź filmów.
Na moje nieszczęście (1993)
Do małego miasteczka przybywa dziennikarz zwabiony tajemniczymi opowieściami o przeżyciach państwa Donnadieu. Rachel Donnadieu przeżyła duchowy kryzys po tym, jak kochała się z mężczyzną, który był identyczny jak jej mąż Simon.
Pozbawiona tradycyjnej narracji, pełna odniesień literackich, filmowych i politycznych historia małżeństwa, w którego życie wkracza "boskie" alter ego męża.
Swoisty esej filmowy
Pochwała miłości (2001)
Składająca się z dość luźno ułożonych epizodów refleksja o sztuce, bohaterstwie i miłości.
Przetykana filozoficznymi wstawkami, zdjęciami stylizowanymi na lata 60. apologia Francji i francuszczyzny, która przeciwstawiona jest amerykańskiej popkulturze będącej niczym więcej jak tylko produktem.
W mroku czasów (2002)
LOUIS MALLE:
1932-1995
Jeden z mistrzów współczesnego kina; pozorny eklektyzm jego twórczości kryje głęboką postawę autora -zdumionego światem moralisty
Asystował R. Bressonowi przy Ucieczce skazańca (1956).
Nie należał do towarzystwa „Cahiers du Cinema"
Z nowofalowcami łączyły go świeżość poszukiwań narracyjnych i buntowniczość przesłania.
Przedmiotem zainteresowania reżysera jest zawsze postać w stanie kryzysu; ów kryzys prowadzi ją do osiągnięcia samoświadomości. Przychodzi on zawsze z zewnątrz. Gdyby nie przypadek - pod postacią historii, bądź meandrów biografii - bohaterowie nadal tkwiliby w stanie „normalności", niczego nieświadomi.
W 1978 roku Louis Malle zrealizował swój pierwszy film w Stanach Zjednoczonych- Ślicznotka
Wkrótce, podobnie jak koledzy z tego nurtu, zwrócił się w stronę kina komercyjnego, z maestrią bawiąc się rozmaitymi konwencjami gatunkowymi:
Burleski→ Zazie w metrze (1960)
Melodramatu→ Życie prywatne (1961)
Dramatu egzystencjalnego→ Błędny ognik
Kostiumowej błazenady→ Viva Maria! (1965)
Dramatu obyczajowego→ Życie złodzieja (1966)
FILMOGRAFIA:
Windą na szafot (1957)
Kochankowie (1958)
Zazie w metrze (1960)
Film uchodzący za klasyka francuskiej nowej fali zdobywa uznanie tylko w swym kraju ojczystym
Najbardziej niezwykły film Louisa Malle'a rozpoczyna się jak kolorowe banalne kino dla dzieci: mała Zazie przybywa do Paryża i wprowadza zamieszanie w życie wujka, sąsiadów i obcych tylko dlatego, że metro strajkuje. Wkrótce jednak film „wyskakuje" ze wszystkich ram; to, co wydaje się realistyczne, jest zakwestionowane przez pokrętne zdjęcia i skoki akcji, absurdalne zdarzenia są beztrosko brane za punkt wyjścia do nowych przygód.
Życie prywatne (1961)
Fotomodelka Jill (Brigitte Bardot), niedawno odkryta przez branżę filmową, śmiałymi rolami wznosi się na olimp filmowych bóstw. Wkrótce jednak ma dość życia pod stałą presją opinii publicznej i mediów. Poddaje się kuracji, która umożliwia jej próbę powrotu. W końcu umiera z winy fotoreporterów
Film znalazł niewielkie uznanie krytyki.
Widzom film dostarczył głównie tematów do dyskusji na temat życia i kłopotów Brigitte Bardot. W tym filmie gra ona samą siebie, prezentując opinii publicznej własny obraz i dramatyczną przemianę z bóstwa w ofiarę
Błędny ognik (1963)
Studium ostatnich dni życia alkoholika
Film bardzo osobisty
Autor uznał go za swoje pierwsze, w pełni udane, dzieło
Viva Maria! (1965)
W Meksyku w 1903 spotykają się dwie młode kobiety z charakterem, Irlandka (Brigitte Bardot) oraz Francuzka (Jeanne Moreau). Obie mają na imię Maria. Organizują atrakcyjne występy striptizowe, wybierają sobie mężczyzn i w końcu podrywają uciśnione masy chłopskie do walki z reżimem. Stają się ludowymi bohaterkami i udają się do Paryża, celu ich następnej rewolucji.
Odskok Louisa Malle'a w kierunku komercjalnej komedii → jest to jedyny tego rodzaju odskok w jego twórczości
Malle parodiuje przeróżne rodzaje, od filmu kostiumowego, przez western, aż po filmy intelektualne francuskiej nowej fali.
Życie złodzieja (1966)
Trzy kroki w szaleństwo (1968)
Szmery w sercu (1971)
Louis Malle opisuje kazirodcze stosunki 15-latka i jego matki. Temat mobilizuje do wkroczenia na plan cenzorów, we Włoszech film przez pewien czas jest zakazany. Wprawdzie Malle dotyka „drażliwej sprawy", nie robi tego jednak w pogoni za sensacją.
Film odznacza się raczej niefrasobliwością i z dużą dozą kolorytu tamtych czasów pokazuje mieszczańską społeczność francuskiej prowincji roku 1954. Nie ma tu miejsca na szczegółowe roztrząsanie tematu kazirodztwa. Malle traktuje temat z dużym wyczuciem, umiejętnie cieniując delikatne sytuacje.
Black Moon (1975)
Ślicznotka(1978)
Historia młodziutkiej nowoorleańskiej prostytutki i zakochanego w niej, dojrzałego mężczyzny.
Film wzbudził w USA wiele kontrowersji, głównie dlatego, że tytułową bohaterkę zagrała 12-letnia Brooke Shields.
Atlantic City (1980)
Kolacja z Andre (1981)
Świry (1983)
Do zobaczenia chłopcy(1987)
Autobiograficzna opowieść o latach okupacji spędzonych w katolickiej szkole, o chłopięcej przyjaźni i ludzkim okrucieństwie
Film został dosłownie obsypany nagrodami
Milou w maju (1989)
Skaza (1992)
ALAIN RESNAIS:
ur. 1922
Od trzynastego roku życia realizował filmy amatorskie.
Jego debiut fabularny Hiroszima moja miłość (1959) był arcydziełem Nowej Fali. Ten zrytmizowany jak utwór muzyczny, szokujący sposobem użycia materiału dokumentalnego (pokazującego skutki zrzucenia bomby na Hiroszimę) film o miłości -otworzył ciąg poszukiwań narracyjnych reżysera w dziedzinie filmowych środków przedstawiania życia wewnętrznego człowieka.
Rejestracja życia umysłowego
FILMOGRAFIA:
Alkohol zabija (1947,krótkometrażowy)
Van Gogh (1948,krótkometrażowy)
Noc i mgła (1955)
Hiroszima moja miłość (1959)
Zeszłego roku w Marienbadzie (1961)
Miejscem akcji filmu jest wspaniały barokowy pałac, wykorzystywany - wraz z artystycznie zaprojektowanym parkiem - jako hotel zdrojowy. Aleją idzie mężczyzna i spotyka młodą kobietę. Jeszcze przed rokiem stanowili parę kochanków. Obecnie zdają się nie poznawać nawzajem. Z obrazów i snów powstaje skomplikowany splot prawdziwych i wyimaginowanych wspomnień, nie dając widzowi do końca jasności, co do rzeczywistego biegu zdarzeń.
Alain Resnais i nowatorski powieściopisarz Alain Robbe- Grillet swym najnowszym filmem, kwestionującym autentyczność świadomych spostrzeżeń, wkraczają na artystyczną ziemię nieznaną.
Film zyskuje w błyskawicznym tempie rangę utworu kluczowego, wyznaczającego dalszy rozwój języka filmowego, obok kina opowiadającego.
Resnais przetyka utwór asocjacjami za pomocą precyzyjnie wbudowanych obrazów, zawierających w sobie elementy nowoczesnej sztuki.
Współistnienie przeszłości i teraźniejszości
Muriel (1963)
Film przedstawia troje ludzi, będących więźniami swej przeszłości. Helenę sprzedaje antyki i rozmyśla nad swą miłością do Alfonsa, która być może wcale nie była miłością. Alfons żyje przeszłością własnych przeżyć wojennych. Bernard, pasierb Helenę, walczył w Algierii i nie może wyzwolić się od obrazu śmierci pewnej Arabki.
Opowieść o dojrzałej kobiecie spotykającej po latach swą młodzieńczą miłość -demonstrowała ingerencję pamięci w codzienne ludzkie poczynania
Formalna strona filmu odzwierciedla okruchy autoobserwacji bohaterów i ilustruje problematykę wspomnień w zestawieniu z koncepcją życia.
Resnais w swych filmach wielokrotnie podejmuje temat refleksji jednostki na temat jej przeszłości
Film jest zmontowany z setek krótkich ujęć
Wojna się skończyła (1966)
Hiszpańska wojna domowa zakończyła się 30 lat temu. Podczas gdy w Hiszpanii działacze prowadzą podziemną walkę z reżimem Franco, ich paryski łącznik między madryckimi kołami a kierownictwem na emigracji Diego (Yves Montand) popada w kryzys. Chce wycofać się z walki, którą uważa za bezsensowną. Jednak jego dowódcy domagają się, by wrócił do Madrytu. Gdy Diego rusza do Hiszpanii, za nim udaje się jego kochanka, pragnąca go ostrzec, iż policja zna jego tożsamość.
Film zawiera liczne mikroujęciowe ciągi refleksyjne, nie tylko odnoszące się do reminiscencji, ale także do wyobrażeń tego, co nie jest jeszcze znane.
Jest to film o kryzysie wiary w swoje poczynania, jaki przeżywa wciąż spiskujący weteran hiszpańskiej wojny domowej - w nowy sposób użyte zostały futurospekcje.
Kocham cię, kocham cię (1968)
Opatrzność (1976)
Rejestracja pracy wyobraźni nad tworzeniem powieści
Bohaterem jest umierający pisarz, który pracuje nad książką i umieszcza w niej wyobrażeniowo członków swej rodziny
Wujaszek z Ameryki (1980)
Życie jest powieścią (1983)
Jest to rozgrywający się na trzech płaszczyznach czasowych traktat na temat marzeń człowieka o cofnięciu cywilizacji i rozpoczęciu wszystkiego od zera.
Miłość aż po śmierć (1984)
Chcę wrócić do domu (1989)
Palić/Nie palić (1993)
Znamy tę piosenkę (1997)
JACQUES RIVETTE:
ur. 1928
Początkowo zapalony kinofil i krytyk, od 1953 związany z „Cahiers du Cinema", których naczelnym redaktorem był w latach 1963-1965
Jego film amatorski Ruch kochanka (1956) F. Truffaut uznawał za pierwsze profesjonalne wystąpienie Nowej Fali.
Debiut →Paryż należy do nas (1961)
Był najbardziej konsekwentnym (oprócz J.L.Godarda) twórcą Nowej Fali
Poszukiwał nowych rozwiązań narracyjnych
Cechy:
Dominacja improwizacji teatralnej
Zacieranie granicy między sztuką a rzeczywistością
Wydłużony metraż związany z dążeniem do realizacji zawartego w wyobraźni „filmu nieskończoności".
FILMOGRAFIA:
Paryż należy do nas (1961)
Pochodząca z prowincji Annę dołącza się w Paryżu do środowiska intelektualistów, które chce podjąć się wystawieniu dramatu Szekspira. Grupę dotknął jednak ciężki cios - Juan, jej kompozytor-nie żyje. Wszyscy zastanawiają się czy popełnił samobójstwo, czy też został zamordowany. Philip sądzi, że Juan stał się ofiarą jakiejś tajnej organizacji. Stopniowo przekonuje przyjaciół do swojej teorii. Gdy umiera także Gerard, reżyser, wszyscy już przyjmują teorię Philipa. Niedługo później okazuje się,że Gerard popełnił samobójstwo.
Zakonnica (1966)
Jacques Rivette opisuje na podstawie XVIII-wiecznej powieści Denisa Diderota życie młodej zakonnicy, którą jako nieślubne dziecko posłano do klasztoru. Tam musi się bronić przed seksualnym natręctwem przełożonych. W końcu udaje się jej uciec, jednakże wędrówka kończy się w domu publicznym. Dziewczyna znajduje się w rozpaczliwej sytuacji, z której nie widzi wyjścia i popełnia samobójstwo.
W wyniku kościelnych protestów państwo zakazało wyświetlania filmu we Francji.
Uznano go za najbardziej skandalizujący film roku
Out One (1971)
Celinę i Julie płyną statkiem (1974)
Duelle (1976)
Noroit (1977)
Merry-Go-Round (1978)
Le Pont du Nord (1981)
Miłość ziemska (1983)
Wichrowe wzgórza (1985)
Banda czterech, (1989)
Piękna złośnica (1991)
Dziewica Joanna (1994)
Ostrożnie: delikatne (1995)
Lumiere i spółka (1995)
Secret defense (1998)
Kto to wie (2001)
ERIC ROHMER (właściwie Maurice Scherer):
ur. 1920
Jako Maurice Scherer był profesorem w liceach
Od 1955 roku zaczął konsekwentnie używać pseudonimu Eric Rohmer, którym od początku podpisywał swoje filmy
W latach 50-tych był krytykiem filmowym i współzałożycielem pisma "Cahiers du Cinema" (w latach 1957-1963 był redaktorem naczelnym tego czasopisma)
Zdobył tytuł doktora, pisząc pracę dotyczącą filmów F.W. Murnaua
Jest jednym z współtwórców francuskiej Nowej Fali
Karierę reżyserską rozpoczął od kręcenia filmów krótkometrażowych - pełnometrażowym filmem fabularnym zadebiutował w 1960 roku (Pod znakiem Lwa)
Podstawę jego twórczości stanowią trzy duże cykle, łączące filmy o zbliżonej tematyce i oparte na podobnych zasadach konstrukcyjnych:
Akcja wszystkich filmów trzech cykli toczy się współcześnie, w realiach tak wiarygodnych, że zbliża je to do konwencji kina dokumentalnego; obraz filmowy - zgodnie z poglądami autora - zmierza do przezroczystości
Sześć opowieści moralnych (1963-1972)
Filmy te łączy podobna koncepcja bohatera, zarazem pierwszoosobowego narratora. Jest to bogaty mężczyzna, który musi dokonać wyboru między dwiema kobietami: pierwszą, która zapewnia mu bezpieczeństwo i drugą, będącą przedmiotem jego erotycznej fascynacji. Każdorazowy wybór tej pierwszej ma ważne konsekwencje dramaturgiczne: jeśli życiowa przygoda, odmiana losu odbywa się jedynie w marzeniu (co jest zgodne z istotą sztuki), autor może uniknąć tonacji tragicznej, a także melodramatycznej i wybrać komediową.
Komedie i przysłowia (1980-1987)
Jego bohaterkami są najczęściej młode kobiety, mocno związane z obyczajowością swojej epoki, którym w realizacji życiowych celów przeszkadzają pewne z góry przyjęte wyobrażenia na własny temat. Przy czym nie ma reguł: raz (jak w Nocach pełni księżyc) wyobrażenia owe okazują się na tyle fałszywe, że prowadzą bohaterkę do klęski; kiedy indziej (jak w Zielonym promieniu.) okazują się prawdziwe i konsekwencja bohaterki prowadzi wówczas do samospełnienia.
Opowieści czterech pór roku (1990-1998)
Bohaterowie całego cyklu doznają samopoznania
Zadaniem kina jest kopiowanie naturalnego piękna świata; w tym celu filmowiec powinien i dążyć do zachowania prawdziwości przedstawianych ludzi, zdarzeń i miejsc; żeby jednak nie ograniczać się do naskórkowej prawdy zewnętrznej, powinien zarazem starać się - poprzez całość swojej autorskiej wizji - oddać tającą się pod tym obrazem tajemnicę
Rohmerowi autobiografizm był obcy→ Nigdy nie myślę o sobie, konstruując historie. One nie są osobiste
Jego filmy określane są mianem mistyki dnia powszedniego
Reżyser bardzo ceni twórczość filmową Bressona, Dreyera, Rosselliniego, Bergmana, Felliniego, Tarkowskiego oraz Kieślowskiego i Zanussiego
WYZNACZNIKI STYLU:
Praca w kameralnych warunkach, ze stałą ekipą realizatorską i mało znanymi aktorami
Ma słabość do aktorów dalekich od naturalności, lubiących przesadę czy nawet manierę, jak Arielle Dombasle czy Fabrice Luchini. Ich sztuczność traktuje jednak jako przynależną do prawdziwego obrazu świata; mieści się więc ona w ramach jego aksjomatu „niewidzialności reżyserii"
Upraszczanie warstwy obrazowej, aktorskiej i dźwiękowej:
Filmy Rohmera opierają się na prostocie wyrazu artystycznego i użytych środków, a opowiadane historie wydają się być całkowicie zwyczajne, bohaterowie przeciętni, natomiast ukazywany świat błahy i mało interesujący
Ukazywanie życia zwykłych ludzi, nie wyróżniających się z otoczenia.
Bardzo często głównymi bohaterkami są młode kobiety, przeciętnej urody, które poszukują swojego miejsca w świecie, zmagają się z uczuciowymi rozterkami, są pełne emocjonalnego niezdecydowania i niekonsekwentne w działaniu → Opowieść zimowa, Zielony promień
Akcentowanie samotności bohaterów i ucieczki od niej poprzez szukanie kontaktu z innymi, poruszanie tematów związanych z istnieniem wolności jednostkowej, zależnością od drugiego człowieka, kryzysem wiary czy autorytetów
Filozoficzny kontekst filmów, podkreślanie znaczenia dokonywanych wyborów oraz wpływu przypadku na ludzkie istnienie
Ważną rolę odgrywają dialogi, słowa, komentarze, ujawniające cechy osobowości bohaterów, a także łączenie przeciwieństw
Film może być zarazem bliski rzeczywistości i daleki. Może być zarazem intelektualny i zmysłowy, duchowy i materialny. Fotografia obiektywnej rzeczywistości może uchwycić te wszystkie aspekty naraz
FILMOGRAFIA:
Znak Lwa (1959)
Sześć opowieści moralnych:
Piekareczka z Monceau (1962)
Kariera Suzanne (1963),
Moja noc u Maud (1969)
Kolekcjonerka (1966)
Kolano Klary (1970)
Miłość po południu (1972)
Markiza O. (1976)
Perceval z Galii (1978)
Komedie i przysłowia:
Żona lotnika (1980)
Piękne małżeństwo (1981)
Paulina na plaży (1982)
Noce pełni księżyca (1984)
Zielony promień (1986)
Przyjaciel mojej przyjaciółki (1987)
Cztery przygody Reinette i Mirabelle (1986)
Opowieści czterech pór roku:
Opowieść wiosenna (1989)
Opowieść zimowa (1991)
Opowieść letnia (1996)
Opowieść jesienna (1998)
Angielka i książę (2001)
Potrójny agent (2004)
FRANCOIS TRUFFAUT:
1932-1984
Jeśli Nowa Fala miała „szefa" - to był nim właśnie on, zarazem jednak to właśnie Truffaut był najczęściej spośród nowofalowych twórców pomawiany o zdradę, o sprzeniewierzenie się ideałom prądu.
Był najbardziej konsekwentnym obrońcą i popularyzatorem Nowej Fali
Klasyczny samouk, porzucił szkołę w wieku 14 lat i odtąd sam na siebie zarabiał.
Jako zapalony kinofil, od 1947 żywo uczestniczył w paryskim ruchu klubów filmowych
W 1948 założył, ze swym przyjacielem Robertem Lachenay, osobny klub Le Cercle Cinemane
W 1951 roku ochotniczo zgłasza się do służby wojskowej. Trafia do garnizonu w Niemczech Zachodnich, z którego dezerteruje. Odbywa karę więzienia za dezercję, ale zostaje zwolniony dzięki interwencji Andre Bazina. Zamieszkuje u Bazinów.
Od 1953 4znalazł się w redakcji „Cahiers du Cinema"
Jego artykuł O pewnej tendencji kina francuskiego, opublikowany w styczniu 1954, został potraktowany jak manifest przyszłego prądu i ogromnie wzmocnił jego pozycję krytyka. W artykule tym Truffaut rozprawiał się z tzw. "kinem papy", czyli głównym nurtem kinematografii francuskiej.
W 1956 roku Truffaut zostaje asystentem Roberto Rosselliniego
W 1957, dzięki pomocy teścia (Ignace'a Morgensterna), założył własną wytwórnię Les Films du Carrosse, która miała stać się produkcyjną bazą całej jego twórczości.
Jego debiut pełnometrażowy Czterysta batów- autobiograficzny, niskobudżetowy, w całości nakręcony w plenerach i wnętrzach naturalnych, opowiadający o 14-letnim Antoinie Doinelu- został nagrodzony za reżyserię w Cannes, stał się zapowiedzią i pierwszym spełnieniem Nowej Fali, której Truffaut stał się czołowym wyrazicielem i twórcą.
Po zrealizowaniu Czterystu batów Truffaut nie porzucił sprawy obrony nieszczęśliwego dzieciństwa, w którą się wtedy zaangażował. To była do końca życia jego społeczna pasja, jego idee fixe
Jego filmowa twórczość ułożyła się w kilka równoległych rozdziałów, realizujących różnorodne zainteresowania autora:
Seria przedstawiająca dalsze losy postaci Doinela→ Truffaut dostosował ich fabuły do przemian losu swego wykonawcy:
Miłość dwudziestolatków (1962)
Skradzione pocałunki (1968, nagroda L. Delluca)
Małżeństwo (1970)
Uciekająca miłość (1979)
Ciąg adaptacji kryminalnej prozy amerykańskiej, którą reżyser przenosił we francuskie realia i podporządkowywał własnej tonacji emocjonalnej:
Strzelajcie do pianisty (1960) wg D. Goodisa
Fahrenheit 451 (1966) wg R. Bradbury
Panna młoda w żałobie (1967) wg W. Irisha
Syrena z Missisipi (1969) wg W. Irisha
Taka ładna dziewczyna (1972) wg H. Farrela
Aby do niedzieli! (1983) wg Ch. Williamsa
Seria dzieł zgłębiających fenomen miłości, którym Truffaut był przez całe życie opętany:
Wariacje na temat klasycznego trójkąta:
Jules i Jim (1962) wg prozy Henri-Pierre'a Roche
Dwie Angielki i Kontynent (1971) wg Henri-Pierre'a Roche
Gładka skóra (1964)
Portrety miłości szalonej, nie liczącej się z żadnymi konsekwencjami i prowadzącej bohaterów do samozagłady:
Miłość Adeli H. (1975)
Mężczyzna, który kochał kobiety (1977)
Kobieta z sąsiedztwa (1981)
Rozprawy o dzieciństwie, domagającym się opieki rozumiejącego pedagoga:
Dzikie dziecko (1970)
Kieszonkowe (1976)
Dzieła najbardziej osobiste, rozważające problem granicy między życiem a spektaklem:
Noc amerykańska (1973, Oscar)
Zielony pokój (1978)
Ostatnie metro (1980)
Bazin był jego duchowym ojcem, a Jean-Pierre Leaud (odtwórca większości głównych ról) stał się dla reżysera duchowym synem
Truffaut był wielkim miłośnikiem kina amerykańskiego; szczyt tej fascynacji przypadł na lata pięćdziesiąte, kiedy ów miłośnik przeobrażał się w profesjonalistę: najpierw w krytyka, potem w filmowca. Toteż „amerykański kompleks" dawał o sobie znać przez cały okres jego twórczości
Filmowa twórczość reżysera zawsze była naznaczona biografią oraz dwiema wielkimi namiętnościami - do kina i do kobiet.
Truffaut czasami planował film ze względu na aktorkę
Bardziej lubił pracować z dziećmi niż z dorosłymi.
Antoine Doinel (Jean-Pierre Leaud):
Zachowuje się w życiu jak sierota i poszukuje rodzin zastępczych. Niestety, kiedy je znajduje, skłania się do ucieczki, ponieważ jest wiecznym uciekinierem.
Nie przeciwstawia się otwarcie społeczeństwu i pod tym względem nie jest rewolucjonistą, ale chodzi własnymi drogami na marginesie społeczeństwa, dystansując się od niego i szukając akceptacji u tych, których lubi i podziwia, ponieważ jest pełen dobrej woli.
Nie można go nazwać bohaterem do naśladowania: ma wiele wdzięku, co wykorzystuje, często kłamie, wymaga więcej miłości niż sam ma jej do zaofiarowania.
Kocha życie, a przede wszystkim nie chce być dzieckiem, to znaczy kimś, kim rozporządza się bez pytania go o własne zdanie, kimś zapomnianym, na uboczu, okrutnie porzuconym.
Truffaut nigdy nie przepadał za kręceniem na ulicach, złościł się na członków ekipy, których oskarżał o przebieranie się za „ludzi kina", aby rzucać się w oczy. Nie chodziło o to, że bał się, iż przechodnie będą przeszkadzali w zdjęciach, ale nie mógł znieść tego, że on będzie przeszkadzał przechodniom.
Bardzo często używał techniki Franka Capry: mierzył czas ujęcia i jeżeli trwało ono dwadzieścia sekund, mówił: „Teraz zróbmy to w dziesięć sekund", wówczas aktorzy mówili jak karabiny maszynowe i niekiedy właśnie to ujęcie zachowywał.
Dla reżysera sprawą najważniejszą było jasne przedstawienie historii dla pobudzenia przyjemności i zainteresowania widza. Dla niego dobrym ujęciem było takie, które opowiadało historię. Chciał, aby film był powszechnie zrozumiały
Truffaut w swoich filmach wyrażał szacunek dla jego bohaterów i szacunek dla publiczności
Potrafił stworzyć dzieło, które ze wszystkich stron promieniuje miłością do kina. Nie starał się, tak jak Godard czy Resnais, przedstawiać nam nowe formy, ponieważ był przywiązany przede wszystkim do historii, którą nam opowiadał i stąd brał się jego sukces.
Cechy twórczości:
Troska o akcję, która jest respektowana w czasie i przestrzeni.
Eliminacja kolorów w filmach barwnych
Wielka swoboda i improwizacja
Jego filmy pełne są scen-kluczy
Jego filmy są pełne wspomnień i starają się wskrzesić wspomnienia z młodości u widzów, którzy je oglądają
Regularne powracanie motywów autobiograficznych; w każdym utworze pojawia się bohater (lub bohaterka), posiadający wyraźne cechy autora; czasami autor ukryty jest w splocie postaci
Filmy Truffaut mają jeden centralny temat: wszystkie są utworami o miłości →Truffaut przedstawia miłość w pewien szczególny, właściwy sobie sposób: sugerując jej wszechobecność, unika dosłowności.
Polityka autorska wg Truffaut:
Autorem filmu jest jego reżyser, wyłącznie on, nawet jeśli sam nie napisał ani linijki scenariusza, nie kierował aktorami i nie wybrał punktów widzenia kamery
Do reżysera należy właściwa ocena własnych możliwości
Minimum, którego powinno się oczekiwać od reżysera filmowego, to by był on artystą, pełnym lub nie, i by miał choć trochę ambicji.
Film jest pewnym etapem w życiu reżysera, refleksem jego zajęć w konkretnym momencie.
Dobry reżyser ma za zadanie przywrócić rzeczom ich prawdziwą wartość. Przede wszystkim nie mówić sobie: w kinie wszystko jest do przyjęcia, wszystko ujdzie.
Nie ma dobrych historii, są tylko dobre filmy. Wszystkie one oparte są na głębokiej idei, która musi dać się streścić w jednym słowie
Mimo intensywnej pracy na planie filmowym, Truffaut nie zrezygnował ze swojej pasji kinomana i w 1962 roku spełniło się jego największe marzenie - wywiad-rzeka z ulubionym reżyserem, Alfredem Hitchcockiem.
Jego mistrzami byli:
Orson Welles
Roberto Rossellini
Alfred Hitchcock
Jean Renoir
21 października 1984 roku Francois Truffaut umiera w Neuilly pod Paryżem na raka mózgu.
Zagrał rolę francuskiego profesora, nawiązującego kontakt z przybyszami z kosmosu w Bliskich spotkaniach trzeciego stopnia (1977) Stevena Spielberga
Książki:
Kino wg Hitchcocka
Filmy mojego życia
Rozkosz dla oczu
Korespondencja
FILMOGRAFIA:
Wizyta(1954, krótkometrażowy)
Łobuzy(1957, krótkometrażowy)
Historia wody(1958, krótkometrażowy)
Czterysta batów (1959)
Strzelajcie do pianisty (1960)
Jules i Jim (1962)
Jules i Jim, para nierozłącznych przyjaciół, zakochują się - na początku XX w. w tej samej kobiecie. Katarzyna(Jeanne Moreau) poślubia Julesa, ale nadal żywi uczucia dla Jima. Parę razy przyjaciele rozdzielają się i schodzą znowu, bez jakichś zasadniczych zmian w ich przyjaźni. Kończy się ona dopiero po latach, gdy Katarzyna w trakcie jazdy samochodem ze swym kochankiem Jimem kieruje auto do Sekwany i obydwoje topią się.
Film ten już wkrótce po premierze zostaje zaliczony do klasyków filmu francuskiego.
Truffaut opowiada o tej trudnej miłości w serii realistycznych prezentacji, ironicznych uwag i migawkowych ujęć, pełnych lekkości. francuskiego kina
Obok mistrzowskich zdjęć operatora Raoula Coutarda zwraca przede wszystkim uwagę niezwykle i piękne opracowanie muzyczne autorstwa Georgesa Delerue
Truffaut określał swój film, jako próbę opowiedzenia historii o miłości najczystszej, wychodząc z sytuacji skandalicznej.
Antoine i Colette (1962, nowela z filmu Miłość dwudziestolatków)
Gładka skóra (1964)
Pierre Lachenay jest znanym pisarzem i redaktorem. Ma 44 lata, żonę Frankę i dziesięcioletnią córkę. Na pokładzie samolotu lecącego do Lizbony zauważa zgrabną stewardessę, dwudziestotrzyletnią Nicole. Gdy spotykają się później w hotelu, Pierre uwodzi dziewczynę. Po powrocie do Paryża Pierre i Nicole kontynuują znajomość. Mężczyzna staje się coraz bardziej zaborczy i zazdrosny. Tymczasem w domu psują się stosunki z żoną. Pierre postanawia odejść. Nicole zaczyna się ze związku wycofywać. Osamotniony pisarz siedzi w kawiarni, gdy pojawia się tam jego żona ze strzelbą w ręku i zabija go.
Z filmów Truffauta z początku lat sześćdziesiątych ten jest jednym z najpoważniejszych i filmowo najbardziej powściągliwych.
Reżyser kieruje się w doborze filmowych i dramaturgicznych środków bardziej niż przedtem kinem konwencjonalnym.
Wyrastanie z nowofalowego buntu w stronę komercji
Film ten został ostro skrytykowany, oskarżono reżysera o odejście od Nowej Fali i stworzenie filmu należącego do tzw. kina papy
Fahrenheit 451 (1966)
Podstawą jest sławna powieść Raya Bradbury'ego o totalitarnym państwie jutra, w którym książki są zakazane. Młody Montag (Oskar Werner) należy do brygady noszącej miano straży ogniowej, której jedynym zadaniem jest wyszukiwanie książek i palenie ich. Poznaje atrakcyjną Clarisse (J. Christie), która po raz pierwszy pokazuje mu książki. Montag zaczyna wątpić w sens swej pracy i ucieka razem z Clarisse do opozycyjnych „ludzi książkowych"
Jedyny film reżysera z gatunku science fiction
Tytuł odnosi się do temperatury samo-zapłonu papieru
Hołd dla książek→ Książki Truffaut kocha równie mocno jak kino.
Panna młoda w żałobie (1968)
Skradzione pocałunki (1968)
Syrena z Mississipi (1969)
Małżeństwo (1970)
Dzikie dziecko (1970)
Truffaut ściśle trzyma się autentycznej relacji lekarza Jeana Itarda, który w 1798 w lasach środkowej Francji znalazł zdziczałego chłopca, wziął go do siebie i wbrew sceptycyzmowi swych kolegów wychował go na „człowieka". Notatki z pamiętnika na temat rozwoju chłopca stanowią dramatyczną osnowę filmu.
Kamera w chłodny, beznamiętny sposób relacjonuje historyczny dokument.
Truffaut wyraża w tym filmie przekonanie, że człowiek staje się człowiekiem dopiero przez społeczeństwo, przez pociąg i miłość do ludzi.
On sam gra rolę lekarza Itarda, co jest jednoznaczną deklaracją sympatii dla tych poglądów. W filmie są też inne elementy autobiograficzne. Jest on poświęcony Jeanowi- Pierre'owi Leaudowi, filmowemu wychowankowi Truffauta i odtwórcy głównych ról w wielu jego filmach →Itard i chłopiec odzwierciedlają relację między reżyserem a aktorem.
Dwie Angielki i Kontynent (1971)
Taka ładna dziewczyna (1972)
Noc amerykańska (1973)
Chodzi o pokazanie trudności zawodu reżysera, o spojrzenie za kulisy, o ułudę i rzeczywistość.
Podobnie jak 10 lat wcześniej Fellini (Osiem i pół), Truffaut kręci fascynujący film, będący hołdem złożonym kinu
Miłość Adeli H. (1975)
Kieszonkowe (1976)
Mężczyzna, który kochał kobiety (1977)
Zielony pokój (1978)
Truffaut opisuje historię pewnej obsesji. Julien Davenne (Francois Truffaut) dla swojej zmarłej w młodym wieku żony urządził zielony pokój, w którym żyje całkowicie pogrążony we wspomnieniach o niej. Potem poznaje młodą Cecilię (Nathalie Baye), która również myśli tylko o zmarłym ukochanym. Chociaż Juliena i Cecilię łączy miłość, przez zmarłych nie mogą urzeczywistnić swych pragnień.
Na sześć lat przed śmiercią Truffaut kręci jeden z najbardziej osobistych filmów.
Pełen łagodnego smutku utwór pokazuje, jak próba przeciwstawienia się przemijaniu życia poprzez zachowanie pamięci o zmarłych coraz bardziej oddala bohaterów tej próby od życia.
Jest to film o kulcie śmierci, który można odczytywać jako metaforę miłość do kina
Uciekająca miłość (1979)
Przez ponad 20 lat i aż w 5 filmach Francois Truffaut opowiadał historię postaci będącej jego własnym alter- ego, Antoine' a Doinela.
Truffaut bawi się w tym filmie swoim własnym dziełem.
W charakterze sekwencji wspomnieniowych włącza ponad 60 scen z poprzednich filmów o Doinelu, a gdy postaci z najnowszego filmu idą do kina, grany jest właśnie film Truffauta.
Ostatnie metro (1980)
Kobieta z sąsiedztwa (1981)
Mroczna opowieść o potędze i nieprzewidywalności ludzkich namiętności
Aby do niedzieli! (1983)
ROGER VADIM:
1928-2000
Wzbudził światową sensację reżyserskim debiutem / Bóg stworzył kobietę(1956), wyprzedzając - za pośrednictwem postaci granej przez swoją pierwszą żonę B. Bardot - przyszłe przemiany obyczajowości seksualnej
Był awangardą Nowej Fali, choć sam nigdy do grupy nowofalowców nie należał.
FILMOGRAFIA:
I Bóg stworzył kobietę (1956)
Czy nigdy się nie dowiemy? (1957)
Jubilerzy księżycowej poświaty (1958)
Niebezpieczne związki (1959)
Umrzeć z rozkoszy (1960)
Odpoczynek wojownika (1962)
Występek i cnota (1963)
Zamek w Szwecji(1964)
Rondo (1964)
Zdobycz(1965)
Barbarella (1968)
Gdyby Don Juan był kobietą (1973)
Wierna żona (1976)
Night Cames (1980)
Come Back (1983)
The Mad Lover (1991)
AGNES VARDA:
ur.1928
Jej filmy z pierwszej połowy lat 60. zalicza się do dojrzałych osiągnięć Nowej Fali:
Cleo od 5 do 7 (1961) - utrzymany w paradoksalnej konwencji obraz 90 minut z życia kobiety, która czeka na decydujące wyniki badań lekarskich
Szczęście (1964), przedstawiające - pod pozorem sielankowych obrazów - dramatyczną nietrwałość związków uczuciowych.
Stopniowo Varda ukształtowała własny typ kina, bliski eseistyce.
W jej filmach, improwizowana fabuła miesza się z inscenizowanym dokumentem, składając się na trudny do zdefiniowania konglomerat.
Urodzona pod znakiem Bliźniąt, zawsze miała skłonność konstrukcyjnego dualizmu
FILMOGRAFIA:
Cleo od 5 do 7 (1961)
Szczęście (1964)
Szczęśliwy ojciec rodziny zakochuje się w innej kobiecie. Gdy przyznaje się do tego swej żonie, ta odbiera sobie życie. Wtedy inna zajmuje jej miejsce. Samobójstwo nie obciąża jednak drugiego małżeństwa; kształtuje się ono tak samo sympatycznie, jak zaczęło się pierwsze.
Film ten jest szczególnie kwestionowany przez francuskich krytyków, jako że reżyserka utrzymuje go w dziwnym zawieszeniu, unikając ujawnienia własnego stanowiska.
Stworzenia (1965)
Bez dachu i praw (1985)
Kung-Fu Master (1987)
Kuba z Nantes (1990)
I BÓG STWORZYŁ KOBIETĘ
Reżyseria: Roger Vadim
Scenariusz: Roger Vadim, Raoul Lévy
Zdjęcia: Armand Thirard
Muzyka: Paul Misraki
Kraj produkcji: Francja
Rok produkcji: 1956
Wykonawcy: Brigitte Bardot(Juliete Hardy), Curd Jurgens(Eric Carradine), Jean-Louis Trintignant(Michel Tardieu), Christian Marquand
Roger Vadim swym filmem nadał inicjałom swej żony Brigitte Bardot cechy znaku towarowego „BB".
W powszechnym odczuciu to właśnie ten film otworzył przed Brigitte Bardot prawdziwą karierę, jednak była to jej już 18. rola.
Seksapil Brigitte Bardot wywołuje wśród publiczności dreszcz emocji.
Jeszcze nigdy film nie pokazał bohaterki tak dalece niemoralnej.
Reżyser chciał przełamać wszystkie społeczne tabu.
Wyobraźnia reżysera i urzekająca naturalność gry młodej aktorki stały się wręcz manifestem nowej obyczajowości.
To typowy film naszego pokolenia, ponieważ jest równocześnie amoralny (odrzucając moralność obowiązującą, a nie proponując żadnej innej) i purytański (bo - świadomy tej amoralności - niepokoi się o nią) To nie jest film sprośny (...) lecz przenikliwy i bardzo szczery→ Francois Truffaut
Fabuła: Młoda, 18-letnia Juliette (Brigitte Bardot) mieszka u swych opiekunów w St. Tropez. Nie zadaje sobie żadnego trudu, by prowokacyjną urodę ukrywać przed mężczyznami i cieszą ją pożądliwe spojrzenia. Zabiega o nią trzech mężczyzn: zdobywca serc Antoine, jego bardziej trzeźwy brat Michel oraz starszy, nieprzenikniony Eric. Ponieważ jej faworyt Antoine wykorzystuje dziewczynę tylko dla pokazania się w jej towarzystwie, Juliette prowokuje Erika. Wkrótce potem wychodzi za mąż za Michela, nie chcąc być odesłana do domu sierot. Gdy Antoine powraca do miasta, Juliette mu ulega. Gotowa jest nawet porzucić Michela. Chcąc go odepchnąć od siebie, zachowuje się prowokacyjnie w barze - Michel traci nerwy i strzela do niej, ale nie trafia. Osiąga jednak swój cel: Juliette odkrywa prawdziwą miłość i przysięga Michelowi wierność.
WINDĄ NA SZAFOT
Reżyseria: Louis Malle
Scenariusz: Louis Malle, Roger Nimier
Zdjęcia: Henri Decaë
Muzyka: Miles Davis
Scenografia: Jean Mandaroux
Kraj produkcji: Francja
Rok produkcji: 1957
Wykonawcy: Maurice Ronet(Julien Tavernier), Jeanne Moreau(Florence Cavalli), Georges Poujouly(Louis)
Film uważany za początek francuskiej nowej fali.
Idealnym uzupełnieniem nastrojowo-mrocznych czarno-białych obrazów jest melancholijna muzyka jazzowa, podkreślająca spełnianie się przeznaczeń.
Muzyka Milesa Davisa improwizowana pod obraz filmowy
Reżyserowi zależało na naśladowaniu dwóch swoich ówczesnych mistrzów: Bressona i Hitchcocka →to było bardzo nowofalowe: godzenie osobistych celów artystycznych z pasjami kinofilii
Konstrukcja filmu była precyzyjna i swobodna
Mistrzowskie połączenie studium psychologicznego z kryminałem.
Z punktu widzenia konwencji, obowiązujących wówczas w kinie fabularnym, Jeanne Moreau zachowuje się nieobliczalnie: mówi do siebie, szepcze, podśpiewuje, w żaden sposób nie posuwa akcji do przodu.
Fabuła: Florence (Jeanne Moreau) i jej ukochany Julien (Maurice Ronet) zamierzają zamordować męża Florence. Julien popełnia tę zbrodnię, ale utknął w windzie domu, w której jest zamknięty przez cały weekend. Samochód Juliena zostaje ukradziony przez młodego człowieka, który w motelu morduje małżeństwo. Wprawdzie o czyn ten podejrzewa się najpierw, Juliena, ale nie wywołany film z samochodu dowodzi jego niewinności. Jednakże inne zdjęcie ujawnia jego stosunki z Florence. W ten sposób policja, pomimo niemal „doskonałego" morderstwa, rozwiązuje całą zagadkę.
GŁOWĄ O MUR
Reżyseria: Georges Franju
Scenariusz: Jean-Pierre Mocky
Zdjęcia: Eugen Schiifftan
Muzyka: Claurice Jarre
Montaż: Suzanne Sandberg
Kraj produkcji: Francja
Rok produkcji: 1958
Wykonawcy: Jean-Pierre Mocky (Francois Gerane), Pierre Brasseur (dr Varmont),
Paul Meurisse (dr Emery), Charles Aznayour (Heurtevent), Anouk Aimee (Stephanie), Jean Galland (ojciec)
Franju kręcił zdjęcia w klinice dla nerwowo chorych, przez co uzyskał wrażenie autentyczności.
Napięcie w filmie wynika stąd, że widz do końca nie wie, czy bohater jest umysłowo chory, czy nie.
Cechy:
Zespolenie niepokojącej muzyki i halucynacyjnego obrazu (najczęściej zatopionego w szarościach, czasem akcentowanego ekspresyjnym oświetleniem)
Subtelne, lecz intensywne symbolizowanie sytuacji duchowej bohatera
Dobór specyficznej scenerii
Sposób prowadzenia aktorów
Nieomylne wyczucie frazy montażowej
Fabuła: Młody Francois (Jean-Pierre Mocky) zostaje przez swego ojca zamknięty w zakładzie dla nerwowo chorych, mimo że nie cierpi na zaburzenia psychiczne. W klinice Francois nie ma żadnej możliwości, by dowiedzieć się o stanie swojego zdrowia. Ponieważ szybko zdaje sobie z tego sprawę, ucieka z zakładu. Wkrótce zostaje w nim ponownie osadzony, nie mając w czasie pobytu na wolności okazji do udowodnienia, że jest zdrów.
KOCHANKOWIE
Reżyseria: Louis Malle
Scenariusz: Louis Malle, Louis de Vilmorin
Zdjęcia: Henri Decaë
Muzyka: Johannes Brahms, Alain De Rosnay
Scenografia: Jacques Saulnier, Bernard Evein
Kraj produkcji: Francja
Rok produkcji: 1958
Wykonawcy: Jeanne Moreau(Jeanne Tournier), Alain Cuny(Henri Tournier), José Luis de Villalonga(Raul Flore), Judith Magre(Maggy) ,Jean-Marc Bory(Bernard Dubois- Lambert)
Film z powodu swobody obyczajowej wywołuje skandal i w niektórych krajach może być wyświetlany tylko w skróconej wersji.
Krytycy chwalą film, uważając go za arcydzieło ze względu na artystycznie inscenizowane obrazy.
Malle, który zrobił duże wrażenie debiutem reżyserskim Windą na szafot, utrwala ostatecznie „Kochankami" swą pozycję największego innowatora wśród twórców filmowych we Francji. Mając za sobą studia operatorskie, rozwinął nową estetykę obrazów, poprzez którą ukazywał uczucia swych bohaterów.
Fabuła: Jeanne (Jeanne Moreau), żona dobrze sytuowanego wydawcy Henri (Alain Cuny), zostaje kochanką Raoula. Zazdrosny Henri domyśla się czegoś i nakłania Jeanne, by zaprosiła Raoula i swoją przyjaciółkę do nich pod koniec tygodnia. Tego samego dnia Jeanne poznaje przypadkiem młodego studenta sztuki. Bernarda (Jean-Marc Bory), i przyprowadza do domu również jego. W trakcie wspólnej kolacji Jeanne uświadamia sobie, że ani stosunki z mężem, ani z Raoulem nie wydają się obiecującą perspektywą na dalsze życie. Poruszona błąka się nocą po parku i spotyka Bernarda. Po wspólnej nocy rankiem opuszcza wraz nim dom na zawsze. Zostawia za sobą społeczną pozycję, bogactwo i luksus.
PIĘKNY SERGE
Reżyseria: Claude Chabrol
Scenariusz: Claude Chabrol
Zdjęcia: Henri Decae
Muzyka: Emile Delpierre
Montaż: Jacques Gaillard
Kraj produkcji: Francja
Rok produkcji: 1959
Wykonawcy: Gerard Blain (Serge), Jean-Claude Brialy (Francois), Bernadette Lafont (Marie), Michele Meritz (Yvonne), Claude Cerval (ksiądz), Jeanne Perez (pani Chaunnier), Edmond Beauchamp (Glomaud), Andre Dino (lekarz Michel), Claude Chabrol („La Truffe"), Philippe de Broca (Jacąues Rivette de la Chassoule), Michel Creuse (piekarz)
Debiutancki film, z odwagą zrobiony całkowicie poza systemem produkcji kinematograficznej.
Chabrol zrobił ten film dzięki spadkowi, otrzymanemu przez żonę
W filmie tym reżyser zaczął wcielać w życie program, wypracowany wraz z kolegami w kręgu pisma „Cahiers du Cinema".
Film Chabrola został uznany za pierwsze reprezentacyjne dzieło Nouvelle Vague
Piękny Sergiusz opiera się na mistrzowskim władaniu kamerą, które postulował Astruc: od pierwszych chwil, gdy naturalistyczny opis określa klimat miejsca akcji, poprzez trafne przedstawienie specyfiki postaci i wydarzeń (zabawa) do metaforycznego akcentowania w drugiej części filmu.
Obrazu nie obarczają ozdobniki ani naśladownictwa, narracja jest bezpośrednia i niespieszna, dynamikę wprowadza montaż. Tylko dialog, zresztą skąpy, wygląda sztywno i nieciekawie — ale też o to chyba chodziło: jest jednym ze składników ponurego, topornego światka Sardent i doskonale się zgadza ze świetnymi aktorsko sylwetkami bohaterów.
Podczas kręcenia Pięknego Serge'a Chabrol nie korzystał ze sztucznej scenografii (co wówczas było obowiązującym zwyczajem), bardzo dokładnie za to filmował prawdziwe miasteczko i biedne wnętrza domów, w których mieszkali jego bohaterowie. Innym niepojętym w latach 50. dziwactwem było zrezygnowanie z profesjonalnych aktorów na rzecz naturszczyków.
Miasteczko potraktował autor jak dokumentalista: wykorzystał jego topografię, wprowadził na ekran mieszkańców, nasączył fabułę ich autentycznymi problemami - takimi, jak brak zawodowych perspektyw i wizji gospodarczego rozwoju, która musiałaby skłonić kogoś do osuszenia miejscowych bagien albo rozwiązania kwestii dojazdu dzieci do szkoły.
Reżyser przedstawił złożoność środowiska, przy bezkompromisowej rezygnacji z wszelkiej idyllicznej atmosfery wiejskiego życia.
Fabuła: Po latach pobytu w Paryżu Francois (Jean-Claude Brialy), cierpiący na ciężką chorobę płuc, powraca do swej rodzinnej miejscowości Sardent, aby tam dojść do zdrowia. Odwiedzając swego przyjaciela z młodości „pięknego Serge'a" (Gerard Blain), orientuje się. że stal się on pozbawionym hamulców pijakiem. Powodem tego jest młode i nieszczęśliwe małżeństwo Serge'a z Yvonne: ich pierwsze dziecko było niedorozwinięte i zmarło wcześnie. Obecnie Yvonne jest znowu w ciąży, ale Serge nie zwraca na to już uwagi. Nawiązał romans z młodziutką siostrą Yvonne, Marią. Gdy zbliża się rozwiązanie, Francois ściąga lekarza i zmusza również Serge'a do asystowania przy łóżku żony. Dziecko rodzi się zdrowe.
CZTERYSTA BATÓW
Reżyseria: Francois Truffaut
Scenariusz: Francois Truffaut
Zdjęcia: Henri Decae
Muzyka: Jean Constantin
Scenografia: Bernard Evein
Montaż: Marie-Josephe Voyotte
Kraj produkcji: Francja
Rok produkcji: 1959
Wykonawcy: Jean-Pierre Leaud (Antoine Doinel), Albert Remy (ojczym), Claire Maurier (matka), Patrick Auffay (Renę Bigey), Georges Flamant (pan Bigey), Yvonne Claudie (pani Bigey), Guy Decomble (nauczyciel francuskiego), Robert Bauvais (dyrektor szkoły), Pierre Repp (nauczyciel angielskiego), Claude Mansard (sędzia), Henri Virlogeux (stróż nocny), Jeanne Moreau (pani z pieskiem), Jean Douchet (kochanek)
Pieniądze na debiut dał reżyserowi teść
Początek zdjęć stał się dla reżysera czasem żałoby: zaczęły się 10 listopada 1958 rano; wieczór tego dnia reżyser spędził przy łóżku śmiertelnie chorego na białaczkę Andre Bazina, który zmarł nazajutrz rano.
Film poświęcony pamięci Andre Bazina
Jedno z trzech arcydzieł Nowej Fali
Truffaut otrzymał nagrodę w Cannes za reżyserię
Jest to obraz samotności dziecka
W pierwszej scenie, szkolnej, Antoine jest w pełni zsocjalizowany: otoczony rówieśnikami, uczestniczy na równi z nimi w mało wybrednej wprawdzie, ale typowej dla wieku dziecięcej rozrywce. W ostatniej scenie jest sam; finałowe ujęcie ukazuje go w pustce odhumanizowanego obrazu, odwróconego tyłem do morza. Wszystko dzieli te dwa ujęcia: wypełnionemu postaciami planowi ogólnemu w pierwszym - przeciwstawia się bliski plan samotnej twarzy w ostatnim; kulturze - natura; bezpiecznemu miejskiemu wnętrzu - plener, zdominowany przez potęgę oceanu; uśmiechowi - wyzwanie; zbiorowości - kompletna izolacja. Ten kontrast jest przygotowany; autor każe widzowi śledzić kolejne etapy, prowadzące bohatera do osamotnienia. Antoine najpierw, wraz z Rene, porzuca szkołę idąc na wagary; potem nie wraca na noc do domu; dalej - zostaje usunięty ze szkoły; definitywnie opuszcza dom rodziców; a następnie - poprzez uwięzienie - zostaje wykluczony ze społeczeństwa; wraz z wyjazdem do Centrum Obserwacji Młodych Przestępców - zostaje oddzielony od ulic Paryża, wśród których czuje się najlepiej; wreszcie - uciekając z ośrodka - odłącza się od ostatniej grupy koleżeńskiej, by znaleźć się sam, w obliczu morza
Finał jest znakomitym przykładem wprowadzenia w życie koncepcji Bazina, jego wiary w sens obserwowania zmieniających się form i struktur rzeczywistości
Truffaut w swoim debiucie zdołał sfilmować samotność a zarazem wolność swojego małego bohatera.
Moje dzieciństwo to było dzieciństwo Antoine'a z Czterystu batów. Co najwyżej pominąłem tam rzeczy, które mogły wydać się nieprawdopodobne →Truffaut
Motywy autobiograficzne:
U progu trzynastego roku życia, wiosną 1944, mały Francois - jak zwykle pozostawiony sam w domu na weekend - grzebiąc w papierach rodziców dowiedział się, że Roland Truffaut nie jest jego prawdziwym ojcem. Poznał matkę i ożenił się z nią, kiedy jej syn był już na świecie.Ten wstydliwy motyw pojawia się kilkakrotnie pod koniec filmu. Matka Antoine'a zwierza się z tego sędziemu sądu dla nieletnich. Potem mówi o tym sam Antoine, w słynnej scenie wyznań przed panią psycholog
Truffaut nie mógł nakręcić scen w mieszkaniu autentycznym, bo w okresie zdjęć do filmu nadal mieszkali tam jego rodzice. Ale wybrane przezeń jako obiekt zdjęciowy mieszkanie do złudzenia przypominało prototyp
Bliskie pierwowzorom były postacie rodziców. Sam reżyser przyznawał, że grający ojca aktor Albert Remy przypominał Rolanda Truffaut do złudzenia .Z kreacji aktorki teatralnej Claire Maurier, grającej rolę matki, Truffaut był mniej zadowolony. Jednak i ta postać wierna była pierwowzorowi. Relacja z matką była - wolno mniemać - centralnym problemem dzieciństwa artysty i pozostała dla niego życiową traumą.
Spośród trzech szkół, do których chodził po przeniesieniu się do rodziców, Truffaut sportretował w Czterystu batach pierwszą z nich, przy ulicy Miltona 5.To w tej szkole poznał Roberta Lachenaya, który zjawił się w jego klasie jako repetent. Stali się na wiele lat nierozłącznymi przyjaciółmi; wszystkie zainteresowania mieli wspólne, podobnie też czuli się samotni w swoich rodzinach. To oczywiście Robert był pierwowzorem Renę Bigey'a
Bardzo wiernie został w filmie odtworzony dom rodzinny Lachenaya, większy i zamożniejszy niż u Truffauta. Matka przyjaciela była alkoholiczką, ojciec pasjonował się wyścigami konnymi; toteż dwaj chłopcy, pozostawieni samym sobie, spędzali tam całe noce, ukryci w odizolowanym od reszty mieszkania pokoju Roberta, grając w rozmaite gry, paląc i pijąc.
Film wiernie odzwierciedla dwie główne pasje dzieciństwa Truffaut: literaturę i kino
Po premierze filmu rodzina matki wyklęła Truffaut.
W ten sposób, nasyciwszy się wiarygodnością dzięki wszelkim tego rodzaju zabiegom, film nabrał charakteru - dostosowanego do francuskiej sytuacji z końca lat pięćdziesiątych, a zarazem w pełni uniwersalnego - obrazu wczesnej młodości z okresu dojrzewania, dręczonej przez niezrozumienie i obojętność dorosłych.
Autorowi udało się uniknąć wszelkich stereotypów filmu dydaktycznego. Wśród przedstawionych w filmie osób dorosłych nie ma żadnych potworów, psychopatów, sadystycznych krzywdzicieli, nie ma nawet ludzi o wyraźnie złej woli. Również w postaciach chłopców, nie można się dopatrzyć żadnego śladu wrodzonego zła czy okrucieństwa, ani też nienaturalnego przesłodzenia.
Przenikanie świata dorosłych w świat dziecka
Narracja prowadzona w sposób beznamiętny, chłodny; Brak subiektywizacji świata przedstawionego
Debiut Truffaut, od samego początku, od canneńskiej premiery był traktowany jak model filmu nowej formacji, tak ze względu na swój temat i poetykę, jak i - na okoliczności swego powstania:
Niski budżet
Brak gwiazd (a jeśli już - to w czwartorzędnym epizodzie)
Czarno-biała taśma
Zdjęcia wyłącznie we wnętrzach naturalnych
Absolutnie prosta fabuła
Osobisty, autorski charakter dzieła, połączony z autobiograficzną legendą
Fabuła: Film jest portretem trzynastoletniego chłopca, nie chcianego dziecka przeciętnej rodziny mieszczańskiej z paryskich przedmieść. Przybrany ojciec bywa czasami pantoflarzem, naprawdę są go w stanie zainteresować tylko samochody; matka ma kochanka i prowokuje w domu częste kłótnie; trudno jednak powiedzieć, aby syn był przez nich szczególnie zaniedbywany, każde z rodziców na swój sposób go kocha. Ot, przeciętność; rzecz w tym, że Antoine jest nieco bardziej od innych wrażliwy i niepodległy. Szkoła z groteskowymi nauczycielami i anachronicznym systemem kar wychowawczych jest dla niego odstręczająca, w domu nie odczuwa rodzinnego ciepła; życie zmusza go niejako do bycia dorosłym, choć on tego jeszcze nie umie. Ciąg pechowych dla niego okoliczności, rozpoczęty niefortunnym usprawiedliwieniem się z absencji, powoduje ucieczkę z domu i zaplanowanie wspólnie z kolegą wielkiej przygody — eskapady nad morze, którego Antoine nigdy nie widział. Aby zdobyć pieniądze, kradną maszynę do pisania; nikt jej jednak nie chce kupić, a próba oddania rzeczy na miejsce kończy się przyłapaniem chłopca i domem poprawczym, przy czym rodzice są równie bezmyślnie surowi dla swego syna — oświadczając, że się go wyrzekają — jak oficjalne instytucje. W sławnej ostatniej scenie Antoine po ucieczce z zakładu wychowawczego dociera na nadmorską plażę, obserwowany przez kamerę w półtoraminutowej jeździe; ujęcie kończy się nieruchomym kadrem twarzy chłopca i jego wielkich, pytających oczu.
HIROSZIMA MOJA MIŁOŚĆ
Reżyseria: Alain Resnais
Scenariusz: Marguerite Duras
Zdjęcia: Sacha Vierny, Takahashi Michio
Muzyka: Giovanni Fusco, Georges Delerue
Montaż: Henri Colpi, Jasmine Chasney, Anne Sarraute
Kraj produkcji: Francja
Rok produkcji: 1959
Wykonawcy: Emmanuele Riva (ona), Eiji Okada (on), Bernard Fresson (Niemiec), Stella Dassas (matka), Pierre Barbaud (ojciec)
Debiut Resnaisa w filmie fabularnym zwraca na siebie uwagę przede wszystkim z formalnego punktu widzenia. Przez połączenie dźwięku, obrazów, montażu z ciągle zmiennymi płaszczyznami czasu udało mu się przekazać subiektywne przeżycia i wspomnienia bohaterki, bez konieczności ich komentowania.
Jedno z trzech arcydzieł Nowej Fali
Humanistyczny protest przeciw wojnie wbrew zdawkowemu współczuciu, ciasnocie sądów moralnych i bezkolizyjnej akceptacji dobra nieskażonego.
Połączenie tragedii kobiety z tragedią milionów
Film o indywidualnej próbie przeżywania przez własne doświadczenia tragedii w Hiroszimie
Film jest olśniewającym przypomnieniem kreatywnej roli montażu.
Zatarcie granicy pomiędzy prawdziwym a urojonym.
Resnais stworzył film, który ma trwałą świeżość: film o blasku miłości tragicznej i o potrzebie zapomnienia okrutnego — by pamiętać, że było pięknie.
Cechy:
Szybki montaż
Amorficzny tryb opowiadania, który likwiduje funkcjonalność fabuły
Długie oniryczne pasaże przechadzek
Zawieszone sceny rozmów
Wieloznaczność obrazów→nakładanie różnych czasów i różnych dźwięków
Fabuła: Bohaterką jest trzydziestotrzyletnia aktorka, która przybyła do Hiroszimy na zdjęcia międzynarodowego filmu poświęconego idei obrony pokoju. W przeddzień powrotu do Paryża poznaje starszego o dwa lata japońskiego architekta; trochę nieoczekiwanie dla siebie dają się wciągnąć w przygodę, która nie tylko wynika z odkrytej wzajemnej namiętności, ale z przeżyć czasu wojennego, z podświadomego pragnienia podzielenia się nimi, rozładowania tamtego bólu i dzisiejszego niepokoju, z potrzeby odczucia, odkrycia, zrozumienia podobnych ludzkich sytuacji w podobnych tragicznych momentach historii. Jego rodzina zginęła 6 sierpnia 1945 roku od wybuchu bomby atomowej; on był wówczas na wojnie. Teraz, w kilkanaście lat później, żyje normalnie — jest szczęśliwy z żoną, która właśnie wyjechała na górskie wczasy — ale tragedia Hiroszimy zajmuje trwałe miejsce w głębi jego jaźni. Podobnie Francuzka: ma udane życie rodzinne, cieszy się dziećmi, ale nadal jej wielką sprawą osobistą jest wojenna miłość z Nevers, kiedy jako osiemnastoletnia córka aptekarza pokochała żołnierza niemieckiego. Skończyło się rozdzierającym dramatem — śmiercią chłopca, zastrzelonego na jej oczach w przeddzień wyzwolenia miasta, i brutalnym napiętnowaniem jej, kochanicy okupanta(rodzice zamknęli ją w piwnicy). Długo potem wracała z hańby do codzienności; teraz, w intymnych chwilach z Japończykiem, we wspólnych nocnych wędrówkach ulicami, przeżywa jeszcze raz tamto szaleństwo, znajduje wspólnotę bolesnych wspomnień z partnerem, jedność czasu przeszłego i teraźniejszego, odszukuje Nevers w Hiroszimie, swoją tragedię w losie zamordowanego miasta, tak jak on szukał siebie w jej Niemcu. Czy nie pozwolić tym chwilom trwać dłużej? Japończyk chce, by zatrzymała się jeszcze przez parę dni — przecież łączy ich miłość, będą się mogli lepiej pobrać — ale ona odmawia: to trudniejsze niż rozstanie.
DO UTRATY TCHU
Reżyseria: Jean-Luc Godard
Scenariusz: Jean-Luc Godard, Francois Truffaut
Zdjęcia: Raoul Coutard
Muzyka: Martial Solal
Montaż: Jean-Luc Godard
Kraj produkcji: Francja
Rok produkcji: 1960
Wykonawcy: Jean-Paul Belmondo (Michel Poiccard), Jean Seberg (Patricia Franchini), Henri-Jacques Huet (Antonio Berrutti), Van Doude (redaktor), Daniel Boulanger (inspektor policji), Jean-Pierre Melville (Parvulesco), Claude Mansard (Mansard), Liliane David (Minouche).
Michel, bohater debiutanckiego Do utraty tchu neguje wszystko, cały porządek świata, choćby dlatego właśnie, że jest porządkiem.
Jedno z trzech arcydzieł Nowej Fali
Przełomowa propozycja w rozwoju kina
Hołd dla amerykańskiego kina gatunków→ bohater czyni aluzje do Bogarta przez zachowanie
Film jest bezceremonialną destrukcja starej estetyki.
Łamanie reguł kina→ manifestacja wolności reżysera
Ważniejsza natura medium niż to, co medium przekazuje
Rozbieżności z obowiązującym modelem kina:
Bohaterowie działają bez logiki umotywowań→ Michel, odrzuca uznane wartości cywilizacji, kieruje się niczym nie skrępowaną spontanicznością, jest niezależny. Wyraża nową mitologią: mitologią wolności, rozumianej jako autentyczność bez granic.
Dialog, który jest z punktu widzenia tradycyjnej dramaturgii niewybaczalnie marginesowy, niefunkcjonalny dla postępu akcji — ale równocześnie dobitnie określa mentalność postaci.
Zdjęcia niemal wyłącznie z ręcznej, niezwykle ruchliwej kamery (dokonywane w naturalnym krajobrazie paryskich ulic i wnętrz); miejscami są wadliwie naświetlone, zamazane
Zamiast montażem ciętym Godard stara się łączyć sceny gwałtownymi przeskokami kamery
Złamanie reguły kina przeźroczystego i mechanizmu projekcji-identyfikacji
W dniu rozpoczęcia zdjęć Godard nie miał gotowego scenariusza Nie było więc rady; jeśli chciał nakręcić film - musiał zdać się na improwizację. Aktorzy nie improwizowali. Wszystkie dialogi Godard pisał w ostatniej chwili i przynosił co rano na plan. Tyle tylko, że wykonawcy nie mieli już kiedy ich się nauczyć; reżyser wykrzykiwał im je więc bezustannie zza kamery, bo zdjęcia kręcone były na niemo
Operator-Raoul Coutard nie miał jeszcze wówczas poważniejszego operatorskiego dorobku, był za to uznanym fotoreporterem. Godard kazał Coutardowi używać taśmy fotograficznej, którą trzeba było specjalnie kleić i dodatkowo przystosowywać w laboratoriach do norm filmowych. →Operator pracował jak fotoreporter, wszystko kręcąc z ręki, w naturalnych plenerach i wnętrzach
Najmniej tradycyjnych reguł zachowywano przy montażu→Ponieważ w pierwszej wersji film był za długi ,reżyser wycinał co się dało, byle zachować rytm: I na przykład z długiej sekwencji rozmowy Belmonda i Seberg w samochodzie, pierwotnie nakręconej po bożemu - jego ujęcie, kiedy on mówi, jej, kiedy ona - zdecydował się usunąć wszystkie ujęcia twarzy mężczyzny; w efekcie cala rozmowa toczy się wyłącznie na jej zbliżeniu.
Świat bohatera to sztuczny miejski świat pełen gazet, neonów plakatów
Mistrzostwo Godarda polegało na odkryciu takiej konstrukcji filmu, która umożliwiała ich swobodną transmisję do świadomości widza. Bohater stanowił medium tych treści.
Umowna jest intryga, umowna jest zbrodnia a nawet śmierć; tylko bohater jest z krwi i kości.
W 1982 Jim McBride kręci amerykańską nową wersję „Do utraty tchu", która w kinach pojawia się pod tytułem „Bez tchu". Bohater Godarda, Michel, grany tu przez Richarda Gere'a, prezentuje się jako opętany rock and rollem ekscentryk w Los Angeles.
Fabuła: Młody awanturnik, podróżując skradzionym samochodem z Marsylii do Paryża, zabija ze skradzionego pistoletu ścigającego go policjanta; spotyka się na Polach Elizejskich z niedawno poznaną, studiującą we Francji Amerykanką; zakochany w niej, usiłuje utrwalić ten związek, okupuje więc jej mieszkanie (ściślej: łóżko), molestuje, aby wyjechała z nim do Włoch, i nie wydaje się zbytnio przejmować obławą policyjną; dziewczyna, typowa amerykańska racjonalistka nafaszerowana modnymi ideami literackimi o niezależności uczuciowej, zaczyna się bać związku z frapującym ją Michelem i denuncjuje go; ten odrzuca wówczas pogardliwie możliwość ucieczki i prowokuje swą śmierć; postrzelony, strojąc miny przedrzeźniające Patricię, kona na ulicy.
CLEO OD PIĄTEJ DO SIÓDMEJ
Reżyseria: Agnès Varda
Scenariusz: Agnès Varda
Zdjęcia: Alain Levent, Jean Rabier, Paul Bonis
Muzyka: Michel Legrand
Scenografia: Jean-Francois Adam, Bernard Evein, Edith Tertza
Kraj produkcji: Francja
Rok produkcji: 1961
Wykonawcy: Corinne Marchand (Florence, "Cleo"),Antoine Bourseiller(Antoine), Michel Legrand(pianista Bob), José Luis de Villalonga(Kochanek)
Tym oryginalnym filmem, zawierającym wnikliwe obserwacje o współczesności, Agnes Varda wzbudziła międzynarodową sensację. Śledzi ona z dokumentalną dokładnością kryzys w życiu młodej śpiewaczki, Cleo.
Reżyserka operuje ujęciami o odczuwalnej ironii. Tworzy dystans wobec swych postaci, ale ich nie ośmiesza.
Fabuła: Historia opowiedziana w filmie to dokładny zapis niecałych dwóch godzin z życia urodziwej piosenkarki. Tragiczna diagnoza lekarska burzy dotychczasowy porządek jej życia. Kamera reżyserki podąża nieustannie za bohaterką, śledząc nie tylko jej poczynania, ale także stany psychiczne. Perspektywa rychłej śmierci zmienia jej nastawienie do siebie, a przede wszystkim do otaczających ją ludzi. Po raz pierwszy dostrzega ich problemy, frustracje i lęki. W trakcie swej wędrówki po mieście, w oczekiwaniu na potwierdzenie diagnozy bohaterka przeżywa swoiste katharsis, dzięki czemu jest w stanie spojrzeć na rzeczywistość dojrzalej i głębiej. Czas ekranowy pokrywa się dokładnie z czasem realnym. Kamera filmuje naturalne plenery, poruszając się wśród codziennego tłumu, oddając punkt widzenia tytułowej postaci.
ZNAK LWA
Reżyseria: Eric Rohmer
Scenariusz: Eric Rohmer, Paul Gégauff
Zdjęcia: Nicolas Hayer
Muzyka: Louis Saguer
Kraj produkcji: Francja
Rok produkcji: 1959→ premiera w 1962
Wykonawcy: Jess Hahn(Pierre Wesselrin),Van Doude (Jean-François Santeuil), Gilbert Edard(Michel Caron), Paul Crauchet(Fred), Michele Girardon(Dominique Laurent), Paul Bisciglia(Willy), Christian Alers(Philippe), Jill Olivier(Cathy), Sophie Perrault(Chris), Stéphane Audran(właściciel hotelu), Jean Le Poulain(kloszard)
Pierwszy pełnometrażowy film Rohmera będący rodzajem tragikomedii o ludziach dotkniętych ubóstwem i skazanych na stopniową izolację, w którym początkowe akcenty komiczne mieszają się z tonem melancholii i nieuchronnością nadchodzącej tragedii.
Nad bohaterem filmu ciąży nierozpoznawalne fatum i jedynie kaprys owego fatum sprawia, że nie pogrąża się on w ostatecznym upadku, ku któremu logika zdarzeń prowadzi go nieuchronnie.
Film umieszcza bohatera na skraju ostatecznej klęski
Gotowy Znak Lwa aż przez trzy lata nie mógł znaleźć dystrybutora. Dopiero w maju 1962 roku odbyła się w Paryżu premiera filmu, który - mimo życzliwego przyjęcia krytyków poniósł komercyjną klęskę. Była to pierwsza wyraźna zapowiedź zmierzchu nurtu.
Fabuła: Bohater, trzydziestopięcioletni amerykański kompozytor Peter, oddający się raczej paryskim uciechom niż pracy twórczej, dowiaduje się o śmierci ciotki, po której dziedziczy ogromny spadek. Na konto przyszłego majątku zapożycza się i organizuje owo wystawne przyjęcie; w jego trakcie poznaje swój horoskop: czeka go wkrótce ciężki okres, dopiero pod koniec sierpnia fortuna ma się odmienić na jego korzyść; wygląda na to, że gwiazdy omyliły się. Wkrótce jednak przychodzi wiadomość, że ciotka - dowiedziawszy się o trybie życia bratanka - wydziedziczyła go, zapisując cały majątek na jego kuzyna. Opuszczony Peter, nie mając czym opłacić długów, zmienia odtąd hotele na coraz tańsze, aż w końcu skazany zostaje na los kloszarda. Obraz jego samotnej, pieszej wędrówki (nie ma już nawet na metro) przez opustoszały latem, nagrzany od słońca Paryż zajmuje większą część filmu. Utworzywszy duet z poznanym innym kloszardem, Peter zarabia na życie grając i śpiewając po lokalach, w których sam się niedawno bawił. Następuje jednak zapowiadana w horoskopie odmiana losu. Do hotelu przychodzi wiadomość, że kuzyn zginął właśnie w wypadku i cały miliardowy majątek dziedziczy jednak Peter. Informację odbiera przybyły z Afryki przyjaciel ł udaje się na poszukiwanie Petera. W finale znajduje go wreszcie, pijanego, rozpoznając znajomą melodię - jedyną, jaką Peter skomponował
PARASOLKI Z CHERBOURGA
Reżyseria: Jacques Demy
Scenariusz: Jacques Demy
Zdjęcia: Jean Rabier
Muzyka: Michel Legrand
Scenografia: Bernard Evein
Montaż: Anne-Marie Cotret, Monique Teisseire
Kraj produkcji: Francja
Rok produkcji: 1963
Wykonawcy: Catherine Deneuve (Genevieve), Nino Castelnuovo (Guy Foucher), Annn Vernon (matka Genevieve), Marc Michel (Roland Cassard), Ellen Farner (Madeleine), Mireille Perrey (ciocia Elise), Jean Champion (Aubin), Harald Wolff (Dubourg). Wykonawcy wokalni: Daniele Licari (Genevieve), Jose Bartel (Guy Foucher), Christianłl Legrand (matka Genevieve), Georges Blanes (Roland Cassard), Claudine Meuninr (Madeleine), Claire Leclerc (ciocia Elise).
Jacques Demy realizuje współczesny zaangażowany melodramat jako musical, w którym każde zdanie jest śpiewane.
Wyrazistej muzyce Michela Legranda odpowiadają ekspresyjne kolory i dekoracje.
Pomimo tej świadomie sztucznej koncepcji, zapożyczonej z tradycji amerykańskich musicali, aktorzy w przekonywający sposób wcielają się w swe role.
Podsumowanie Nowej Fali
Fabuła: Dwoje młodych ludzi zostaje rozdzielonych przez wojnę, z którą nie mają nic wspólnego. Genevieve, której matka ma sklep z parasolami, kocha mechanika Guy i oczekuje z nim dziecka. Jednakże Guy musi udać się na wojnę do Algierii, skąd nie wolno mu do ukochanej pisać. Gdy w końcu Guy powraca do domu, Genevieve jest już żoną bogatego handlarza drogimi kamieniami, Rolanda. Po latach Genevieve spotyka go ponownie, ale okazuje się, że byli kochankowie stali się sobie całkiem obcy.
POGARDA
Reżyseria: Jean-Luc Godard
Scenariusz: Jean-Luc Godard
Zdjęcia: Raoul Coutard
Muzyka: Georges Delerue
Montaż: Agnes Guillemot
Kraj produkcji: Francja
Rok produkcji: 1963
Wykonawcy: Brigitte Bardot (Camille Javal), Michel Piccoli (Paul Javal), Fritz Lang (Fritz Lang), Georgia Moll (Francesca Vanini)
Jako środek dramaturgiczny Godard wykorzystał starannie rozłożoną symbolikę kolorów.
Podsumowanie Nowej Fali
Fabuła: Młody autor, Paul (Michel Piccoli), ma opracować scenariusz do filmu o Odyseuszu. Producent Prokosch (Jack Palance) narzuca się jego żonie Camille. Paul przeciwstawia się temu z ociąganiem i traci szacunek Camille, która sądzi, że jest on gotów odstąpić ją producentowi, byle tylko móc zrealizować swój film.